Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика

Биография

Профессиональная карьера пианиста Bernward Koch началась в 1990 году с выходом его первого альбома Flowing. Этот альбом послужил хорошим дебютом, как в Европейских странах, так и в Америке. Его популярность достигла своего апогея, когда он, используя произведения таких известных музыкантов, как Bonnie Raitt, Sting, Basia и Ottmar Liebert написал композицию в поддержку больных СПИДом, которая звучала в эфире калифорнийской радиостанции KKSF и в программах известной нью-эйдж радиостанции THE WAVE.

Тогда это были композиции неизвестного еще никому немецкого музыканта. Сегодня Bernward Koch является одним из знаменитых композиторов своего жанра. Наиболее популярным его альбомом является Laguna De La Vera, выпущенный в 1992 году.

Все, кто был знаком с музыкой Bernward, не сомневались в его профессиональном успехе. Получивший классическое образование, музыкант пишет выдающиеся и сложные произведения с необычайной легкостью. Сам Koch называет свои композиции «песни без лиризма» и действительно они изящные и красивые, очень тонко отражающие его великолепное чувство формы. Его аранжировки всегда отличаются хорошим вкусом, идеальным равновесием между звучанием синтезатора и звуками живой природы. Участие в проекте жены Koch – Christine, великолепно играющей на флейте и его брата Christoph – гениального барабанщика на многие годы стало неотъемлемой чертой музыки Koch. Начиная с Flowing и чем дальше, тем больше, музыка Bernward Koch открывается в своей красоте и обольстительном шарме и когда-нибудь слушатели во всем мире поддадутся ее очарованию.


Дискография

1992 Laguna De La Vera

1995 Still Magic

1997 Flowing

1997 Picante [with Pablo]

1999 Journey to the Heart

2005 Walking Trough Clouds

2008 Montagnola Dedicated to Hermann Hesse

2009 Gentle Spirit

2011 Silent Star

2013 Day of Life

2015 Remembering


Ссылки

http://www.bernwardkoch.de/ - Официальный сайт

Биография

Frank Klare участник проектов Traumklang и Synco. C 1981 года записывает электронную музыку.


Дискография

1983 Timesharing [with Thomas Girke]

1986 Solodreams

1995 Electronic Impressions

1995 Transcental Medication

1996 Improvised Eternity

1997 First Works

1997 Klal!

1997 Red & Black [with friends]

1998 Analogic

1998 Green Dream [with friends]

1998 Soundtrack for Dreams

1999 Area 2000

1999 The Remix Compilation [with friends]

2000 Modular Music

2002 Berlin Sequences

2003 Berlin Parks

2003 Memorial Dreams

2004 Berlin Nightlife

2004 Monumental Dreams [with Ron Boots]

2006 Moods

2007 Digitalic

2012 Monomode

2013 25 years in 147 minutes

2013 Area of Dreams [bootleg]

2013 First Works vol. 2

2013 Rare & Unreleased

2013 Schaltwerk-Session

2013 Solomode


Ссылки

http://www.frank-klare.de/ – Официальный сайт

Биография

Вот уже более 20 лет, как титул «короля синтезаторного new age» по праву принадлежит этому маленькому и скромному музыканту из Японии – только Вангелису удается иногда соперничать с ним. И хотя музыку Китаро, соединившую нежную и интимную мелодику Востока с традициями западного симфонизма, и называют однообразной и даже скучной, миллионы ценителей его таланта могут с успехом опровергнуть эту точку зрения. Его музыка обращается напрямую к нашему подсознанию, она оставляет в стороне голую виртуозность и внешнюю эффектность. Если попытаться бросить образные взгляды-мазки на мир Китаро и, скажем, традиционного и современного джаза, то первый – это звучание души, а второй – сердца. Джаз эмоционален, а нью эйдж Китаро – медитативен, но и тот, и другой дарит нам проникновение в самого себя – после этой музыки становится легче жить.

Настоящее имя Kitaro – Masanori Takahashi. Он родился 4-го февраля 1953 года в Toyohashi (Япония). Его родители были крестьянами. Когда он учился в высшей школе (в США), он полюбил музыку Soul и Rhythm&Blues. Его кумиром стал Otis Edding. Kitaro самостоятельно научился играть на электрогитаре, и с друзьями организовал в школе группу «Albatross». В честь героя японского мультфильма, школьные друзья прозвали его «Китаро». В начале 70-х, после окончания школы, Kitaro постепенно перешел на клавишные инструменты. Он начал играть в группе «Far East Family Band» («дальневосточный семейный оркестр»), организованной известным музыкантом Fumio Miyashita («живая музыка»). Они выпустили два альбома и выступили во многих странах. Сейчас он так говорит об этом: «Ритм-энд-блюз дает нам глубокие душевные переживания, очень трудно выразить их словами. По сути своей ощущения слушателей на моих концертах и на блюзовых весьма схожи. В основе и той, и другой музыки лежит soul – душа, и я стараюсь выразить в своих произведениях глубокие простые чувства». Американский блюз смешался в сознании юноши с народными и религиозными традициями, которые ему прививали с раннего детства, и впоследствии это дало тот уникальный сплав, который сейчас называют просто музыкой Китаро.

В 1972 году, во время поездки в Германию, Kitaro познакомился с известным музыкантом Klaus Schulze, основателем стиля Tangerine Dream. Schulze открыл ему волшебный мир синтезаторов. Kitaro начал экспериментировать со звуками. «С помощью синтезатора я могу создать океан, зимний берег, летний пляж» – говорил он. Осенью 1975-го Schulze посетил группу в Токио и помог им в студийной работе. В 1976 году «Far East Family Band» распался и Kitaro начал сольную карьеру. Он посетил Лаос, Таиланд, Китай, Индию и некоторые другие азиатские страны и, наконец, вернулся в Японию, где открыл для себя новую музыку. «Мой собственный мир кончился. Я осознал, что не отличаюсь от нищего на улице Калькутты» - говорил он.

Первый же его сольный альбом «Astral Voyage» становится поистине культовым. В нем сочетаются американский соул, европейский симфонизм, электронные технологии и восточная неспешность и медитативность. Мелодии, сочиненные Китаро, парадоксальным образом соединяют в себе эмоциональное и духовное начало, расширяя границы применения электроники в музыке. Настоящее всемирное признание пришло к нему после выхода двойного альбома «Silk Road» в 1980 году. В него вошло 30 композиций из более двухсот, написанных им для одноименного японского документального телефильма. Музыка, покорившая искушенного европейского и надменного американского слушателя, соединяла дух Востока с прагматизмом и рационализмом Запада, оставаясь мелодичной и одновременно рефлексивной, глубокой. За внешней ее простотой прячется необычное сочетание гармоний, а на все упреки в кажущейся однообразности ответ может быть только один: и сегодняшний, и завтрашний закат солнца обязательно будут похожи друг на друга, но это ведь не помешает вам впитывать в себя его краски изо дня в день с одинаковым чувством умиротворения и погружения в самого себя. Kitaro сочинял ее, живя в маленькой деревне округа Nagano (центральная Япония), вдалеке от цивилизации и суеты, что и отразилось в музыке.

В 1979 году Kitaro выпустил второй альбом – «From the Full Moon Story». Первые два альбома стали культовыми среди фанатов зарождающегося тогда движения new age. Сам Kitaro называет свою музыку духовной. «Чувство – самый важный элемент в моей музыке» – говорит он. В 1983 году Kitaro женился на Yuki. Отец Yuki был членом японской мафии. Kitaro часто осуждали за это, на что он отвечал: «Ее отец член мафии, но не она. А я только музыкант». Однако вскоре они развелись. В своем интервью он говорил: «Нет никаких особых причин нашего развода: просто я имею хорошую работу в Америке, а Yuki не хочет бросать работу в Японии. Мы остаемся друзьями до сих пор». Его вторая жена Keiko. (В июле 98-го, в Тайване, она играла вместе с Kitaro на клавишных.) Сейчас у них двое детей. В 1986 году Kitaro подписал контракт с Geffen Records. Его альбомы стали распространяться на американском рынке. В 1987 году, совместно с Mickey Hart, Kitaro выпустил альбом – «The Light Of The Spirit», за который получил награду Grammy. Продажи его альбомов выросли до 10 миллионов в год.

С середины 80-х Китаро начинает американские туры, его альбомы выходят один за другим, и в 1990 году он окончательно обосновывается в Соединенных Штатах. Его страсть к горам не осталась неудовлетворенной – он выбирает для своей резиденции дом в окрестностях города Boulder, штат Колорадо, на высоте около 3000 метров над уровнем моря. Китаро фактически живет и работает в огромной домашней студии, в которой может разместиться 70 музыкантов – целый симфонический оркестр. Он говорит о своей жизни в Америке, что там ему легче добиться уединения, необходимого для работы, в Японии же он всегда на виду и это, увы, мешает творчеству. Его изолированность от урбанистической цивилизации заключается и в том, что в доме отсутствуют телевизор, радио, газеты: он предпочитает им живое общение с природой и встречи с друзьями.

Однако музыкант не забывает про свои японские корни. С 1983 года Китаро каждый август приезжает на родину и устраивает в ночь полнолуния у подножия или на склоне горы Фудзи целое ритуальное музыкальное действо. Он привозит с собой огромный древний японский барабан Тайко, устанавливает его на скалах, берет в руки специальные колотушки и начинает бить в него в момент захода солнца. Посвящение Фудзи, как сам он называет это представление, длится всю ночь без перерыва и заканчивается с первыми утренними лучами. Звук барабана разносится порой на несколько миль вокруг, руки Китаро через три-четыре часа начинают кровоточить, но он считает это посвящение своим сыновним долгом, данью матери-природе. Он говорит: «В полнолуние связь человека с природой самая сильная, и я верю в то, что такой ритуал делает эту связь еще крепче и заряжает меня энергией». Японская традиция также отразилась в альбоме «Kojiki», который был инспирирован циклом народных мифов и преданий. В его записи принимал участие симфонический оркестр, и в результате получилось монументальное звуковое полотно, в котором Китаро, наверное, более всего выглядит действительно японским композитором. Вообще, он прибегал к симфоническому изложению своих идей неоднократно. «Silk Road Suite» – это оркестровая интерпретация одноименного альбома, а «World Of Kitaro» – совместная его запись с Лондонским филармоническим оркестром. Альбом «Gaia. Onbashira» также дань японской традиции.

Китаро сотрудничает с некоторыми рок-музыкантами: альбом 1992 года «Dream» сделан вместе с Яном Андерсоном, также он некоторое время работал с бывшим ударником «Greatful Dead» Миком Хартом. В 1993 году, с участием Randy Miller, Kitaro написал музыку к кинофильму «Heaven And Earth», а в 1998, к кинофильму «The Soong Sisters». За музыку к фильму Оливера Стоуна «Heaven And Earth» композитор получил в 1993 году престижную музыкальную награду «Golden Globe Awards». За самую оригинальную музыку к кинофильму «The Soong Sisters» получил награду Golden Horse в Тайване на Гонконгском международном кинофестивале. Альбомы Китаро восемь раз номинировались на премию «Grammy», хотя так ни разу ее не получил. Впрочем, для него это, похоже, не имеет никакого значения. Ему безразлично, как называют его стиль критики и как реагируют различные официальные организации, основная его цель, по его же словам, - «сделать людей ближе друг к другу и зарядить их мирной энергией с помощью моей музыки».

Kitaro – художник от природы: он не имеет никакого музыкального образования – он просто не знает нот. Он записывает музыку своим собственным способом (типа картинок). Помимо клавишных, Kitaro играет на многих инструментах, таких как гитара, флейта, барабаны Taiko и других. Kitaro является и композитором, и исполнителем, и режиссером. Иногда он сам занимается световым оформлением концертов и аранжировкой альбомов. Кроме того, Kitaro – фотограф. Он создал целую фирму в штате Колорадо. Например, обложка альбома «Gaia. Onbashira», это фотография вида из его дома. Несмотря на то, что Kitaro стал мировой знаменитостью, он остался скромным человеком: «Меня вдохновляет природа. Я только вестник» – говорит он, – «одни мои мелодии это облака, другие – вода». Талант Kitaro, его музыка достойны восхищения. Чем больше вы узнаете Kitaro, тем больше вы его уважаете. Музыка Kitaro – это больше чем музыка – это философия жизни. Слушая его музыку, вы понимаете, чтобы жить в мире, нужно быть его частью; нужно заботиться об окружающих нас людях и дорожить всем, что вы имеете. Kitaro говорит: «Я счастлив, что моя музыка вызывает у людей приятные чувства. Я знаю, что музыка может изменить человека, и это мое стремление».

Композитор отдает много сил работе над разнообразными проектами на своей фирме «Domo Records». Этот лейбл выпускает, кроме его собственных альбомов, сочинения некоторых восточных исполнителей, играющих разнообразный фольклор в традиционной и современной интерпретации. Китаро назвал свой проект «Kitaro's World Of Music» и таким образом пытается пропагандировать азиатскую музыку во всем мире. Тибетский флейтист Наванг Хечог (Nawang Khechog), непальское трио Сур Судха (Sur Sudha), гонконгская группа «Celestial» – вот далеко не полный перечень его релизов.

В 1997 году произошло достаточно неожиданное обращение Китаро к популярному жанру. Написанное им для Бродвея музыкальное шоу «Cirque Ingenuex», выдержанное в духе старинных представлений, казалось бы, абсолютно несовременное и немодное по звучанию, имело такой успех, что решено было организовать тур этого мюзикла по пятидесяти американским городам. Японо-американский музыкант и композитор, несмотря на весь происходящий вокруг его музыки шум, все так же старается быть ближе к природе и в ней одной ищет свое вдохновение.

The Definitive Collection Несмотря на то что в последние годы его творчество сильно изменилось и на каждый новый релиз приходится по несколько сборников, этот диск явно выделяется. Треки последних лет настолько гармонично вплетаются в известные заслушанные хиты 80-х, что даже не возникает ощущения, что это «уже было», хотя на самом-то деле это действительно было.

Let Mother Earth Speak Думаю, среди российской аудитории гораздо больше поклонников Китаро, чем Дениса Бэнкса, который, строго говоря, музыкантом не является и к музыке имеет весьма опосредованное отношение – так вот, у этих людей Let Mother Earth Speak может вызвать неожиданный прием. Это не новый диск японского композитора, это диск, созданный при его участии, но с другими целями и с совершено другим культурным багажом, которые восточный маэстро, однако, очень хорошо уловил и преподнес без существенных изменений в своей характерной электронно-симфонической манере. Но – обо всем по-порядку. Бэнкс – известный активист, борец за права коренного населения США. Сам индеец, он не только является гордым носителем духа и культуры своего народа и своего племени, он всячески отстаивает права соотечественников, работая сразу на нескольких «фронтах», одним из которых в последние годы стала музыка. На Let Mother Earth Speak Деннис выступает в роли мудрого рассказчика, извлекающего из памяти много информации, от определения семейных ценностей в индейском быту и собственных воспоминаний (которые он справедливо уже может отнести к легендам) до освящения аспектов духовной жизни (коим он отдает предпочтение) своих предков и расшифровке народных песен, танцев и обрядов. Под его голос у человека, владеющего английским и обладающим хорошей фантазией, перед глазами оживает жизнь индейских резерваций, где древняя культура или сопротивляется окружающему миру, или прогибается под его давлением. Рассказав в начале каждой композиции о чем-то важном, раскрыв нужную тему, Деннис, взяв в руки бубен и пригласив своих друзей, вместе с ними образует ритуальный индейский круг, бесконечный хоровод под гулкий бой туго натянутой кожи и гипнотический шорох перкуссии – извечный цикл, объединяющий прошлое настоящее и будущее. Фигуры в круге делают неторопливые движения и поют долгие, монотонные, экстатические песни, в которых слышаться порой только повторяющиеся простые гласные звуки, а порой – целые истории забытых времен. Поклонники Китаро уже заждались, когда же он появиться в этом действии? А он никуда и не исчезал, присутствовал с самого начала. Да, с начала каждого трека мы слышим его спокойную музыку – «фирменный» электронный ветер, раскачивающий ветряные колокольчики, сигналы синтезаторов, ввинчивающиеся в космическую вечность, разносящийся гул поющих чаш, задумчивый и утонченный симфонический бэкграунд, в который вплетены звуки окружающего мира: раскаты грома, журчание воды, пение птиц. Поддерживая тему альбома, мэтр большую часть времени играет на деревянной индейской флейте, что выглядит очень логично, и очень гармонирует с его возвышенной музыкой. Все вместе это звучит живо и колоритно, пусть смысл слов иногда ускользает за языковые барьеры, да и сам жанр spoken worlds выглядит совершенно непривычно. Кросскультурное сочинение, преследующее более познавательные и социальные цели – тем не менее, диск Let Mother Earth Speak не будет лишним на полке любителя «мировой музыки».

Tamayura, строго говоря, не является новым альбомом Китаро. Так называется театральный перфоманс, поставленный хореографом Коити Тамано для театра танца Harupin-Ha Butoh – масштабное представление, длящееся от заката до рассвета, во время которого артисты воссоздают жизнь целого подлунного и подводного микромира, населенного обычными, пусть и зачастую совершенно невидимыми невооруженным взглядом обитателями и сказочными существами, чья вселенная легко умещается под листом речной лилии или в воздушных пузырьках, поднимающихся со дна. И все это подано в манере классического японского театра, в котором говорят не словами, а жестами, и в котором музыка является подчас самым главным рассказчиком. Китаро как раз и подготовил саундтрек для этого действа, сочинив несколько новых композиций и немного переделав пару своих знаменитых вещей. Запись этого спектакля с музыкой Китаро уже выходила в 2000 году, но в качестве носителя получила тогда только DVD, теперь же у нас есть возможность приобрести вместе с видео еще и CD. Такие проекты для японского композитора всегда являются поводом как можно шире представить основные стилистические элементы своей музыки, но также это и хорошая возможность для экспериментов, для поиска новых форм. В данном смысле мэтр приятно удивил, начиная почти что каждый трек в довольно неожиданной манере, где смешивается мистицизм и минимализм, авангардизм и фирменная экспрессия – в некоторые моменты музыка замирает сгустившимся ночным амбиентом, в котором вязнут голоса и звуки традиционных восточных инструментов, сердце робко замирает в ожидании прикосновения к какой-то древней тайне, а взгляд следует за странными, порой сюрреалистическими движениями и образами, которые воссоздают актеры, перемещаясь вдоль водной глади. После вступления, в авторстве которого замешаны больше участники труппы, гортанно распевающие слова и бьющие в барабаны, после занявших несколько долгих и тревожно-будоражащих минут описанных выше экспериментов, следует трек Magma, неторопливо кочующий от сосредоточенности каноничной восточной музыки до эпичности прог-рока и экспрессивной электроники, фирменное звучание которой любой поклонник узнает сразу же. Затем следует Mercury, сыгранный на деревянной флейте американских индейцев трек с получившего премию ГРЭММИ альбома Thinking of You, ее мелодия как раз и получила немного иную интерпретацию. В треке Sitara гармонично соединяются Восток и Запад, медитативность и сложность арт-рока, перенос традиционных канонов в звучание электрогитары. Еще одна «не новая» композиция – Nageki с альбома Kojiki, известная вещь, способная украсить любой концерт Китаро, что и произошло в данном случае. Beam Wave задает концерту напряжение, это бурлящая электронными звуками вещь, вполне отражающая видения, возникающие во время астральных путешествий и позволяющая вспомнить самый первый альбом композитора. После нее следует меланхоличная баллада Uranus, за десяток с лишним минут разрастающаяся до эпических размеров, наполненная яркими и мощными пассажами и выступлением хора. Это то, чего ты просто ждешь в финале Tamayura и что накрывает тебя волной эмоций. Китаро здесь во всей своей красе – и с повторами, и с использованием типичных приемов, но с невероятным размахом, с неожиданными находками и подстраиванием под действие, разворачивающееся на сцене, что в итоге производит грандиозное впечатление. Брать диск без раздумий, ставить на полку к другим альбомам мастера, смотреть, слушать и получать удовольствие.

The Essential Kitaro Данная компиляция поможет легко ответить на вопрос «чем сборники Essential отличаются от традиционных The Best of?», если таковой у вас когда-либо возникнет, хотя бы при знакомстве с обширной дискографией легендарного японского композитора Китаро. Best закономерно содержат самые хитовые и знаковые вещи того или иного исполнителя, узнаваемые всеми и любимые настолько, чтобы в очередной раз выложить свои деньги и приобрести диск. Essential, на мой взгляд, вещь чуть более серьезная – подобные компиляции призваны показать основные направления творчества и его главные вехи, варианты приложения тех или иных талантов. Подобные релизы, как правило, весьма эклектичны, содержат несколько точек зрения на творчество музыканта, без которых порой трудно получить полную картину. Взяв из родной восточной культуры медитативность и непривычную европейскому слуху гармоничность, основанную на понимании глубинных процессов окружающего мира, Китаро в равной пропорции почерпнул у западной музыки символизм и масштабность. К тому же основной период его становления как музыканта пришелся на годы развития и расцвета как прогрессивного и арт-рока, так и электроники, что тоже нашло отражение в его музыке, помогло создать свой собственный музыкальный язык. Итак, тринадцать вещей, которые необходимо услышать, чтобы понять и полюбить (разве вы этого еще не сделали?) Китаро: драматический саундтрек для исторической киноленты The Soong Sisters (The Scroll Is Read), симфония Природы и одно из самых эпических и эмоциональных произведений автора (A Passage of Life), перкуссионно-электронная вещь с потрясающей темой, написанная для бродвейской постановки Cirque Ingenieux (Contortionists) и самая красивая композиция с получившего (после череды не выпавших номинаций) премию ГРЭММИ альбома Thinking of You (великолепная Estrella). А также такие «пасторальные» шедевры, как As the Wind Blows, Whisper, Wood Fairy, в которых сама Земля говорит с тобой нежным шепотом флейты, ритмом деревянной перкуссии, зашифровывая свои послания в дуновениях ветра, раскачивающего колокольчики, и в узорах водяных лилий на голубой глади озера. Древний и многими забытый язык, на котором Мать пытается вновь наладить общение со своими детьми. Не забыты и самые известные хиты Мастера – богиня Сарасвати снова танцует свой вечный танец (Dance of Sarasvati), караваны бредут сквозь пустынный зной по Великому Шелковому пути, с которого начиналась не только связь Востока и Запада, но и карьера самого Китаро (Theme from Silk Road). И, конечно, не обойдены вниманием живые выступления маэстро – да и как можно забыть эту экспрессию и мощь? На диске можно услышать «живое» исполнение Koi, а DVD дает возможность увидеть лучшие моменты с двух самых грандиозных шоу композитора – выступления в Испании в 1999 году и концерта в Китае в 2004. В общем, это очень разносторонний и крайне интересный взгляд на музыку Китаро, собравший, самые «представительные» и наиболее впечатляющие его сочинения, которые точно не оставят равнодушными.

The Best of Silk Road Думал ли Китаро, в конце семидесятых принимая предложение китайских продюсеров сочинить саундтрек для одного из самых известных документальных сериалов, что создает настоящий шедевр, который будут с удовольствием слушать сотни тысяч слушателей по всему миру? Скорее всего, он просто решил хорошо выполнить свою задачу, нашел вдохновение и сделал то, что помогло вписать его имя в историю музыки. С тех пор вышло несколько дисков-продолжений (правда, возникла путаница с их названиями, в некоторых странах издатели обрывали связь с оригинальным сериалом, придумывая для дисков новые имена), заполнившие их композиции стали важной частью «живых» выступлений музыканта, многие темы, такие, как Caravansary, не просто многократно цитировались – они стали легко узнаваемыми с первых же нот. В 2003 году лейбл Domo Records предпринял интересную попытку собрать все самые значимые треки «Шелкового пути» на одном диске, а заодно и «освежить» интерес к этой серии. За основу были взяты оригинальные композиции (взятые с первого официального Best Китаро, отмерившего его достижения в первые десять лет карьеры), а также вещи, получившие новую аранжировку благодаря участию в одной из записей маэстро известного исполнителя Ю-Ксиао Гуанга, мастера игры на китайской скрипке. Также была переиграна заглавная тема Silk Road (тут, впрочем, изменения абсолютно минимальны и их еще стоит поискать), а бонусом идет неизданный ранее фрагмент концерта, в котором соединились Pray at Xian и более поздний, но также прекрасно узнаваемый, и, видимо очень любимый самим автором трек Mercury. Оригиналы звучат так, как и звучали в первоначальном виде – изящная и задумчивая нью-эйджевая электроника семидесятых, в которой древние восточные мотивы поданы через призму прогрессивной, на тот момент, западной культуры, и наоборот. Этим вещам всегда была свойственна романтика и медитативность, их тихие ритмы и тонкие, кажущиеся нарочито простые мелодии задают особенное настроение, будоражат фантазию, способную вновь показать сквозь дымку аналоговой электроники бескрайние пустыни, крыши древних храмов, маленькие деревеньки и горы, отмеряющие этот долгий путь из Азии в Европу. Композиции, записанные с Гуангом, получили качественные симфонические аранжировки, а основные электронные темы были без потерь переложены для скрипки, доказывая не только свою универсальность, но и то, как аккуратно Китаро преподнес этот эклектичный, в общем-то, микс таких разных культур, создав не пестрый узор звуков, а нечто единое и абсолютно целое. Впрочем, эти вещи отсылают слушателей к более позднему этапу творчества Китаро. Завершение основной части альбома, как и положено, грандиозно: половина Moon-Star разгорается в ночной тишине, неспешно заполняя пространство вокруг, которое в финальной части взрывается прог-роковой экспрессией, задаваемой виртуозными партиями электрогитар на фоне оркестрового неистовства, переворачивающего душу мощным напором чувств. Шелковый путь стал символом творчества Китаро – подобно древним караванщикам, он проделал путь на Запад, принеся туда свою культуру и взяв очень многое для себя из традиций западной музыки. В дальнейшем он создал множество великих шедевров, о которых разговор, надеюсь, еще впереди, получил ГРЭММИ и множество других призов, но, все таки, эти композиции стали основой его творчества, без них трудно представить себе тот грандиозный и прекрасный мир, созданный этим великим музыкантом. Без них также трудно представить себе современные жанры нью-эйдж и world music, и их, безусловно, надо иметь в своей коллекции.

Impressions of the West Lake Западное озеро (Си Ху) является главной достопримечательностью китайского города Ханчжоу. Разместившись практически в историческом центре города, оно, если верить туристическим проспектам и посетившим его туристам, представляет идеальное место для отдыха от городского шума и суеты. Многие уголки этого живописного места устроены специально для типичных восточных «забав», вроде созерцания отражения лунного диска на водной глади. Красотой этого озера вдохновился китайский режиссер Чжан Имоу (создатель фильмов «Герой» и «Проклятье Золотого Цветка», а также постановщик церемонии открытия Олимпийских Игр 2008 года), который придумал, как оживить на берегах Си Ху древнюю и трагическую историю любви, сделав озеро не просто местом действия, а полноценным его участником. Так возникла опера Impression West Lake, многочасовое представление с сотней участников, которые выступают прямо на поверхности воды, создавая интерактивное пространство из места, действия, истории и музыки. Музыку сочинил Китаро – действительно, не возникает вопросов, кто же еще мог бы озвучить столь масштабный проект. Для создания эпических оркестровых партий был приглашен также аранжировщик Рэнди Миллер, с которым Китаро работал над саундтреком к фильму Оливера Стоуна «Небо и Земля», а в качестве вокалистки была выбрана молодая китайская певица Джейн Занг, замечательно исполнившая красивую арию Impressions of the West Lake и украсившая остальные треки очаровательными вокализами. Impressions of the West Lake – это, без сомнений, бриллиант среди большого количества сочинений китайского композитора, который, создавая его, пошел своим собственным, хорошо изученным поклонниками и критиками путем: соединяя каноны восточной и европейской музыкальных культур, переплетая традиции народной и классической музыки, электронику и рок. Он делал это не раз, но в данном случае результат звучит куда как более грандиозно, позволяя при этом отметить для себя, что Китаро продолжает совершенствовать свои таланты и искать новые выразительные формы звучания. Сочинив главную тему всей постановки (впервые она зазвучит в Aria Di West Lake в исполнении пианино, что уже довольно необычно для Китаро, а ее последние аккорды стихнут в Spirit of the West Lake), музыкант пропускает ее через все важные моменты и события действа, которое получает яркую эмоциональную окраску и эпический размах за счет громогласных барабанов Тао, оркестра, звучащего в традициях настоящего саундтрека и классической симфонии одновременно, а самые нежные и романтические моменты оперы украшает тихое соцветие китайской церемониальной музыки и атмосферные электронные пассажи. Две важнейшие композиции – Aria Di West Lake и Reflection of the Moon, две полноценных симфонии, связывающие целый набор образов, голосов и порожденных ими эмоций, которые всецело захватывают слушателя (что творится в душе у зрителя, наблюдающего все это воочию, вообще трудно представить), постепенно разрастаясь из «камерных», почти что медитативных зарисовок, эволюционирующих в события огромного масштаба и значения, хотя бы только для героев этой постановки, которых судьба и воля рассказчика неотвратимо ведет к финалу. Впрочем, фиксировать внимание, согласно восточной мудрости, предлагается не на этих событиях, а на визуальных и философских образах, представленных в лаконичных и выверенных действиях актеров, и, конечно же, нужно видеть все пространство великого озера целиком, размышляя о его красоте и величии. Великолепная работа выдающегося композитора, который, несмотря на десятилетия карьеры, явно находился на пике своей творческой формы. Величественная, эмоциональная и захватывающая музыка, поражающая своим размахом.

Cirque Ingenieux Один из первых опытов Китаро в написании музыки для театральной, в данном случае Бродвейской постановки не только не вышел комом, но и задал очень высокие стандарты подобных саундтреков, явив публике масштабную, восторженную и немножко загадочную стилистику японского композитора. Продюсерам шоу, кстати, можно смело поаплодировать: решение пригласить композитора с «восточным менталитетом» для создания музыки к представлению, в котором должны были в полной мере представлены традиции европейского циркового искусства, наверняка далось им нелегко, тем не менее, превосходный результат на лицо. Cirque Ingenieux — история о маленькой девочке, открывшей для себя волшебный мир цирка, в который невозможно не влюбиться, как невозможно не влюбиться и в эту музыку. Треки альбома включают в себя все то, что на протяжении десятилетий представляет собой основу творчества Китаро: «зовущие» звуки синтезаторов, в которых слышна и ориентальная древность, и размашистый космический футуризм, богатые оркестровые аранжировки, этнические инструменты, романтические вальсы и парад оживших детских игрушек, медитативность древних церемоний и роскошные финальные марши выходящих на манеж артистов цирка для поклона публике. Некоторые вещи звучат, конечно, слишком уж канонично, их следы можно разглядеть еще на бескрайних просторах «Шелкового Пути», принесшего автору мировую славу (Solar System Trapeze, Contortionists). Другие композиции, коих большинство, напротив, представляют собой жанровые эксперименты, в данном случае подчеркивающие атмосферу творящегося на сцене праздника, в динамичной смене декораций (Costume Shop) не забывая подчеркнуть ту или иную локацию или персонажа. Кстати, «персонажные» треки (Sarah’s World, Galina) удались особенно, каждая из них раскрывает тот или иной характер, в них звучат голоса персонажей и эмоциональные вокализы. Не мог Китаро обойтись и без привычного эпического звучания – деля порой треки на разные, но взаимосвязанные части и наполняя их под завязку действием, он легко перемещается от возвышенного академизма до легкого нью-эйджа, двигаясь сквозь самый настоящий «пинкфлойдовский» арт-рок к канонам восточного мистицизма, поднятого на неведомые доселе высоты с типично бродвейским размахом. Одним словом, великолепный альбом, даже как-то захотелось сходить снова в цирк и попытаться снова пережить тот волнительный первый, наивно-детский восторг от этого развлечения.

Live in America Самое начало девяностых – важный этап в творчестве Китаро. Прежде всего, его музыка переживает удивительный рассвет, знаменуя переход от чисто нью-эйджевой электроники (последним вестником которой в дискографии композитора стал не слишком удачный альбом Tenku, наглядно показавший, что идея, возведенная на предыдущих релизах мастера в абсолют, если и не изжила себя, то явно требует развития) к масштабным оркестровым работам, в которых помпезность и пафос европейской симфонической музыки совмещался бы с сосредоточенной медитативностью восточной музыкальной культуры. Заревом этого рассвета стал альбом The Light of the Spirit, а на всю свою мощь эта идея заработала на диске Kojiki. Именно «по итогам» этой работы Китаро и отправился в свой мировой тур 1990 года, одним из достижений которого стало настоящее покорение Америки – и главным свидетельством этого успеха Китаро стал «живой» CD Live in America. Kojiki полностью вошел в программу этих выступлений – правда, по причине места/времени из дорожки компакт-диска пропал трек Orochi, впрочем, эта «несправедливость» была восстановлена на двойном виниловом издании «американского концерта». Но и без этого трека новое творчество Китаро покоряет и удивляет с первых же нот. Сейчас, по прошествии десятилетий переслушивая этот релиз, ловишь себя на мысли, что именно мелодии Kojiki легко и просто узнаешь с первых аккордов – каждая из них, проходя через многочастные, величественные композиции, объединившие классику, этнику, симфонизм и яркую экспрессию арт-рока, уникальная, совершенна и навсегда остается в памяти. Способствует этому и шикарный звук, радующий аудиофильным качеством, которым даже сейчас не могут похвастаться многие «лайвы». Отыграв основной материал, Китаро не мог обойтись без своих самых узнаваемых хитов, да и поклонники, коих уже тогда в Америке у него было в достатке, не позволили бы ему забыть про Silk Road, Caravansary и Cosmic Love. Что ж, их совершенный в своей лаконичности мелодизм приобретает здесь за счет оркестра масштаб и глубину, не слыханную раннее. Финалом идет «обзорная зарисовка» из основных тем The Light of the Spirit – любит Китаро приберечь на финиш эпические сочинения, гарантирующие слушательский восторг и мощный прилив чувств. Знаковый концертный альбом, демонстрирующий нового Китаро. Впереди – ГРЭММИ, и многочисленные релизы с неопускаемой планкой качества (следующим стал великий Dream). Сейчас – одно из лучших воплощений музыки маэстро для большой аудитории.

Final Call Куда приведет человечество его уверенность в собственной исключительности, повлекшая за собой отрыв от окружающего мира? Где кончается гармоничное сосуществование человека и природы и начинается противостояние, в котором никто не получит пощады? Почему мы думаем, что мы — вершина эволюции? Эти вопросы, к сожалению, в наши дни волнуют не очень многих (скорее даже – совсем не тех) людей, которые предпочитают жить в условиях сиюминутного потребления – кому-то вопросы кажутся общими, не касающимися именно его, кто-то считает их слишком глобальными или риторическими, а кто-то то верит, что время искать на них ответы все еще не пришло. Между тем, сама Вселенная давно уже намекает нам, что каждый брошенный в нашу сторону призыв одуматься может стать реально последним. Об этом размышляет на своем новом студийном альбоме Китаро. Он не делает мрачных прогнозов, не пугает и даже не призывает остановиться – он просто показывает нам тесные взаимосвязи существующими в этом мире, учит видеть красоту в каждом явлении природы и наслаждаться их уникальностью и неповторимостью. В стилистическом плане Final Call продолжает исследовать звучание, которое мы услышали на предыдущем альбоме Китаро, Tamayura, саундтреке к театрализованному представлению. Здесь каждая композиция также начинается с продолжительной (и зачастую вполне самодостаточной) интерлюдии – амбиентном размышлении на заданную тему, исследующем электроакустические звуковые текстуры (передающие с помощью секвенций дух синтезаторных открытий семидесятых-восьмидесятых годов, но и не гнушающиеся современной тяги к экспериментальным абстракциям) на почти что молекулярном уровне, чтобы потом развить их во всю симфоническую мощь до поистине безграничных масштабов, охватывающих сразу множество событий и явлений. Эта аллегория микро и макромиров, неразрывно связанных друг с другом, наиболее наглядно отражает идею альбома. Как и привычная эклектика, давно уже ставшая основой фирменного звучания Китаро, и включающая в себя медитативно-умиротворенные пейзажи, пронизанные восточным колоритом с неожиданно вступающим напряженным драматизмом ритма китайских барабанов, эволюционирующие до масштабных неоклассических моментов (в данном случае усиленных эмоциональными хоралами в духе Карла Орфа) и экспрессия арт-рока, соприкасающаяся с характерным «космическим» мелодизмом узнаваемых электронных пассажей, зовущих за собой в неизведанно-романтические дали. Пространство эмоций полностью захватывает слушателя, окружает его завораживающими образами, в узоре которых постепенно проступает некое последовательное развитий событий, хроника извечного путешествия, которое начинается где-то на просторах Вселенной, а заканчивается в тишине сада камней, под журчание ручьев и пение птиц. В этой хронике – история отдельно взятого человека и всего человечества в целом, которое автор призывает жить в гармонии, являющейся единственно возможным путем нашего дальнейшего развития. И, слушая этот альбом Мастера, начинаешь если не верить, то хотя бы надеяться, что это Зов окажется все-таки не последним. Великолепный альбом, который наверняка станет одним из главных событий музыкального года и который никак нельзя пропустить.

Quintessential Данную компиляцию можно считать продолжением сборника The Essential, вышедшего годом ранее: здесь тоже собраны лучшие композиции музыканта, и на DVD можно увидеть самые яркие фрагменты его живых выступлений. Название для релиза также подобрано идеально – словарь дает несколько трактовок слова «квинтэссенция», но среди них можно выделить пару, лучше всего подходящих под описание творческого пути Китаро. Первая из этих трактовок: «самое главное и важное» (что можно смело употребить для описания всех собранных здесь треков), вторая трактовка, отсылающая к античной натурфилософии: «великая творческая сила, которой Бог наделил материальный мир». Если заменить «материальный мир» на «Китаро», то точное описание музыки Маэстро будет готово – действительно, в композициях этого человека всегда велико было божественное, иномирное присутствие, интуитивно замеченное самим автором и бережно доносимое до слушателей. Quintessential, в отличии от The Essential, практически не обращается к ранним работам музыканта, эха «Шелкового пути» вы здесь не услышите. Словно не фиксируясь на прошлом и делая упор на настоящее, создатели этой компиляции собирают шедевры c альбомов последних десятилетий, начиная с Dream – это наглядно показывает, что в запасе у Китаро не только нетленная классика восьмидесятых, но и подлинный творческий рассвет в девяностых и нулевых. Также стоит отметить, что этот сборник звучит более умиротворено и спокойно: первая его половина словно создана для медитации летним днем под тенью деревьев на берегу медленно бегущего ручья. Floating Lotus, Michi, Spirit of Harp, Sacred Fountain – созерцательная, основанная на восточной гармонии музыка, тесно связанная с силами природы, повествующая о духовном родстве человека и окружающего мира. Symphony of Dreams, которая является, по сути, квинтэссенцией всего альбома Dream дает возможность услышать более масштабные, оркестровые работы композитора, где угадывается его интерес к классической музыке, преломленной сквозь призму эпических голливудских саундтреков. Трек Gaia демонстрирует интерес к world music: этот знаменитый гимн Матери-Земле служит перекрестком мировых культур, в звучании угадывается и стилистика фламенко, и шаманизм американских индейцев. Грандиозно звучит и Spirit of the West Lake, одна из самых ярких (в том числе и в мелодичном плане, здесь Китаро раскрывается как тонкий лирик) работ последних лет: музыка для театрализованного действа завораживает и еще долго не отпускает, вырисовывая перед внутренним взором масштабную панораму, наполненную множеством загадочных фигур и декораций. На DVD царит пиршество для глаз, но настоящим поклонникам Китаро, у которых все это наверняка есть к коллекции, будет интересно продолжительное и эксклюзивное интервью с Мастером, где он рассуждает о своем творчестве, а также один эпизод концерта, неизданный ранее. Музыкальное содержимое тоже наверняка уже есть у слушателей, но в целом релиз, конечно, хоть и ознакомительный, все-таки попадает под категорию musthave – удивительным образом хиты Китаро, даже перетасованные в различном порядке на различных «бэстах», создают каждый раз уникальную атмосферу и особое настроение, рассказывая другую, но не менее захватывающую историю.

Symphony Live in Istanbul Стамбул стал важной отметкой в весеннем концертном туре Китаро – причем не только географической отметкой. Своему визиту в этот древний город прославленный музыкант придает особое значение, проводя параллели со своим творчеством и находя тонкие взаимосвязи. Так, первым релизом, принесшим этому исполнителю мировую славу, стала серия работ, посвященных Шелковому пути, на дорогах которых Стамбул играл не просто роль перевалочного центра, а являлся одной из главных точек маршрута, связывая Восток и Запад. То есть, выполняя примерно ту же роль, которую всегда стремится сыграть посредством своей музыки Китаро, выступления которого в сопровождении симфонического оркестра (для данных целей была переписана партитура и некоторые фрагменты, вроде вступления и интерлюдий) пришлись на два мартовских вечера 2014 года. Пользуясь представленным случаем, выступления в рамках тура Китаро подобрал свои наиболее «симфонические» сочинения, взятые с самых известных альбомов: Kojiki и Thinking of You, не забыта и уже, похоже, вечная классика Silk Road, также присутствует один неизданный ранее трек Kokoro part 2. Но начинается все с эпического Heaven & Earth, вобравшего в себя самые яркие, эпические и драматические моменты из саундтрека к фильму Оливера Стоуна. Это грандиозное начало не только задает правильный эмоциональный вектор слушателям и зрителям, но и дает возможность прочувствовать тягу исполнителя к большим, монументальным формам музыки. Умиротворенность нью-эйджа (не заброшенная, впрочем, окончательно тогда, когда музыкант берет в руки флейту и начинает вести к чувственным высотам простую и медитативную ориентальную мелодию Mercury) все-таки уступает место академическому размаху – благо, симфонический оркестр справляется со своей задачей на отлично и придает привычным пассажам Мастера и космическим звукам его синтезаторов новые краски и эмоции, что хорошо ощущается на протяжении всего альбома, не только на отрезке неба и земли, но и в таких ярких моментах, как Kokoro 2, Orochi и Matsuri. Так что можно смело констатировать, что Китаро не зря оказался в этом году на перепутье Великого Шелкового Пути – Стамбул с его особенной энергетикой как никогда кстати помог его вдохновляющей музыке раскрыться во всей красе, и даже старые, хорошо знакомые и проверенные вещи аура этого города наполнила немного загадочной и чувственной новизной. В последние годы с именем Маэстро на обложке вышло много The Best, но Symphony Live in Istanbul, пусть и содержит все сплошь знакомые названия, представляет собой нечто новое и гораздо более интересное. Не пропустите.


Интервью

Ваша музыка достаточно хорошо известна в России и Беларуси, но нашим читателям интересно было бы узнать, как Вы пришли к ней.

Дело в том, что я родился в глубине Японии, на ферме, где выращивали рис и все вокруг были вегетарианцами. Меня воспитывали и обучали в традиционном духе дзэн-буддизма и синтоизма, но в то же время мир вокруг уже не был таким изолированным и поделенным на части, как раньше. Поэтому я воспринял свою миссию как помощь людям стать еще ближе друг другу и проникнуться духом мира. Моя музыка способствует этому, она черпает энергию из самой природы и дает ее всем слушателям.

Какие исполнители оказали на Вас наибольшее влияние?

Я начинал, как большинство моих сверстников. Моими кумирами были поначалу американские блюзмены – Би Би Кинг, Отис Реддинг и, разумеется, английские рок-группы. Да и позже Пинк Флойд, Кинг Кримсон, Майк Олдфилд и другой прогрессивный рок также дали мне очень много для моего музыкального мировоззрения. Я самостоятельно учился играть на гитаре и выступал в школьной рок-группе. Потом я переключился на бас и, в конце концов, сел за клавишные. Первым музыкальным впечатлением, которое перевернуло все мое мироощущение, были Tangerine Dreams. Я начал пробовать сочинять сам и практически с того момента перестал систематически слушать чужую музыку. Я все еще не могу считать себя профессиональным музыкантом. Я с наслаждением учусь всему и получаю огромное удовольствие от своих выступлений. Честно говоря, я хотел бы сохранить в себе дух любительства: в нем можно черпать вдохновение.

Вы смешали Восток и Запад в Вашей музыке. Считаете ли Вы, что чистые стили и направления не могут уже быть продуктивными?

У каждого народа есть свои музыкальные традиции, но я предлагаю делать на их базисе новую музыку. Это моя основная идея: новое звучание на традиционной основе. Проект Kitaro's World Of Music опирается именно на этот принцип. В какую страну бы я ни приезжал, я стараюсь найти и приобрести интересные редкие инструменты, в основном ударные, да и всякие другие. Позже я использую их в своих композициях для создания соответствующих образов. Но вообще-то смешивание различных музыкальных традиций само по себе уже стало какой-то традицией. Фольклор инспирировал развитие многих жанров, в том числе и джаза, когда сотрудничество Диззи Гиллеспи в 40-е годы с латиноамериканскими музыкантами привело к возникновению афрокубинского стиля. Я обычно использую много электроники, но иногда я начинаю ощущать нехватку обычных акустических инструментов, чтобы сделать музыку более естественной. Мне кажется, еще много традиционных направлений остается неизвестными, но сейчас наступает самое время для них.

Многим слушателям у нас полюбились альбомы The World Of Kitaro, Silk Road Suite, Kojiki. Нравится ли Вам работать с симфоническими оркестрами? Собираетесь ли Вы еще записать подобные аранжировки?

Я очень люблю записываться и выступать с большими оркестрами, однако это весьма дорого и требует больших затрат времени на подготовку. Я, например, потратил три с половиной месяца на запись альбома Mandala, хотя там не такой уж большой оркестр. Обычно я предварительно делаю все партии на синтезаторе, а потом мой аранжировщик Рэнди Миллер расписывает партитуру. Конечно, это необыкновенное ощущение – сидеть впереди оркестра из 100 человек: такой живой объемный звук невозможно передать никакими средствами.

Каково Ваше восприятие современного и традиционного джаза? Влияет ли каким-либо образом на вашу музыкальную философию?

Я черпаю вдохновение из самых различных источников. В некотором роде я изолировал себя от современной массовой культуры – у меня нет ни телевизора, ни радио, я не читаю газет. Но я ценю современный джаз, прежде всего за его свободу, которая есть и у моих музыкантов: они всегда имеют право на импровизацию. Я люблю и традиционный джаз за его стойкость и приверженность определенным творческим схемам. Я люблю просто музыку, вне всяких рамок и жанров, и поэтому я могу двигаться в любом направлении.

Вы говорите о том, что Ваша музыка в своей основе духовна. Однако очень многие люди склонны связывать духовность напрямую с религией. Что Вы можете сказать по этому поводу?

Музыка – это просто музыка. К религии она не имеет никакого отношения. Но она может быть очень мощным оружием, и это уже вопрос, для чего она будет использоваться – для исцеления или разрушения. Молекулы, которыми мы окружены и которые несут вибрации музыки, могут дать нам больше здоровья и душевной гармонии.

Считается, что Ваши композиции носят визуальный характер, но что в таком случае лежит в их основе? Можете ли Вы сказать, что в природе вдохновляет Вас больше всего?

Да, я в основном черпаю свои идеи непосредственно из природы. Я стараюсь открыть сам источник звуков. Иногда это происходит во время прогулок среди деревьев, и свист ветра в листве складывается в очень интересные сочетания, иногда на открытом пространстве, в поле. Когда окружающие меня звуки находят путь в душу, рождается музыка. Бывая в городе, я люблю пройтись по очень людной улице и понаблюдать за толпой, прислушаться к ней. Но через три-четыре дня я чувствую, что нужно уезжать оттуда – в горы, на побережье, куда-нибудь. Там я впитываю в себя самые разные звуки – ветра, замерзающей воды. Иногда, если долго вслушиваться в бульканье падающих капель воды, то можно уловить совершенно особые, низкочастотные колебания. На самом деле, мы не отделены от мира снаружи нас, мы – его часть. Мы все должны уважать природу.

Что Вы думаете о связи исполнителя и аудитории, как она влияет на саму музыку?

Моя задача – это передать энергию музыки из космоса через мое тело и донести ее до слушателя. Я пытаюсь установить связь со всеми слушателями, и молодыми, и старыми, но не со всеми это происходит сразу, и, конечно, я это чувствую. Иногда на концерте сидит три или четыре поколения людей, и со всеми бывает контакт. Это просто здорово.

Есть ли у Вас какие-то особые требования к музыкантам, с которыми Вы играете?

Я люблю работать с самыми разными исполнителями. Мне довелось играть и с Микки Хартом из «Грейтфул Дэд», и с Яном Андерсоном из «Йес». Работать с различными людьми означает получать дополнительный толчок, источник вдохновения. В процессе сочинения мелодии мы оцениваем то, что у нас всех получается, и это помогает добиться цели. Главное – быть творческой личностью.

Есть ли у Вас время просто слушать музыку?

Сейчас я очень редко делаю это. Мне совершенно достаточно звуков природы.

Что Вы знаете о России и ее народе?

Очень немного. Я слышал, что это красивая большая страна и мне бы хотелось побывать там. Мне очень интересны ее история и культура.

Последний, традиционный вопрос. Планируете ли вы тур по России, и если да, то когда?

Во всяком случае, не в этом году: расписание запланированных концертов уже не позволит. Нам предстоят выступления в Америке и в Китае. Там должны состояться грандиозные шоу в помещениях на 20 тысяч мест и больше. Но я обязательно в будущем приеду выступать в вашей стране.


Интервью 2

Аманда Патрик. Интервью с Китаро.

Вы как-то говорили, что самым важным элементом в Вашей музыке являются чувства. Возможно, именно поэтому она так глубоко трогает сердца слушателей?

Почти всю свою музыку я создаю в горах Колорадо. Мне необходимо быть в одиночестве, и это похоже на медитацию. Много времени я провожу в заботах о своем доме и саде, пребываю на природе. Это нужно мне даже больше, чем сочинение музыки, потому что пока я работаю, я слышу природу, наблюдаю за природой, а затем возвращаюсь в студию и перевожу этот опыт на язык музыки. Я считаю, что это очень важно – проводить время без музыки, и только затем возвращаться к музыке. Молодые люди думают, что от музыки нельзя отвлекаться ни на минуту. А я говорю о том, что музыка не должна быть тяжелой работой. Музыка должна быть легким делом. Для меня важнее то, сколько времени мы, музыканты, можем проводить на природе.

Значит, Ваша музыка, как и Ваша жизнь, посвящены природе?

 Да.

Что это, то самое важное, что Вы хотите передать через музыку?

Во время сочинения музыки я не думаю ни о чем. Музыка гораздо глубже, чем слова. Необходимо естественное состояние, то, что называется вдохновением. Тщетно пытаться вызвать вдохновение искусственно, ничего не получится. Только когда оно приходит само, тогда будет достойный результат. Когда вдохновения нет, когда я пытаюсь добиться его, ничего не происходит. Так что для меня это вопрос естественных процессов и естественной жизни.

Что делает Вас счастливым?

Музыка. Она действительно является очень важной частью меня самого. Музыка для меня – как магическое путешествие. Я перемещаюсь в другие места, другие времена. Или даже в космос, собственный космос. Музыка незаменима для таких путешествий. Музыка – это билет.

То же самое происходит со мной, когда я слушаю Вашу музыку. Я очень хорошо помню, когда я впервые, 12 лет назад, услышала Ваш альбом Silk Road (Шелковый путь). Когда я слушаю его сейчас, впечатления все такие же свежие. Как Вы сами думаете, Ваша музыка меняется с течением времени?

Мне кажется, моя музыка следует за моим возрастом. В некоторой степени она меняется, но вообще моя философская основа музыки звучит так: «Ничего не меняется». Конечно, меняются технологии, инструменты. Но если отдаться во власть технологии, можно потерять духовное начало музыки. Я ожидаю от людей более глубокого восприятия, ведь звуки влияют на наше самочувствие. А также они влияют на нашу планету.

Вы верите, что Ваша музыка нравится планете?

Я люблю чувствовать звуковые колебания, делиться этими колебаниями с людьми. Именно поэтому я каждую осень на горе Фудзияма провожу церемонию игры на барабанах. Она длится всю ночь. Это – ежегодное событие.

Вы делаете это один?

В первый год я был один. Этой традиции уже десять лет. В настоящее время в ней участвуют около семисот человек. И все с барабанами. Это действительно мощно.

Именно это заряжает Вас энергией, окутывает Вас энергией Земли?

Да. Причем там можно наблюдать самые настоящие чудеса. В прошлом году нас застал сильный тайфун. Мы были там всю ночь, но не могли бить в барабаны. А в позапрошлом году было идеальное полнолуние и идеальный рассвет. Луна заходила за горизонт, и одновременно с противоположной стороны всходило солнце. Это было чудо. Так что все зависит от того, насколько человек способен ощущать необыкновенное за обычными вещами.

Эта церемония открыта для всех?

Да, чем больше людей, тем лучше.

Вы сказали, что Ваша музыка не сильно меняется со временем. Но ведь она отражает Ваше внутреннее развитие?

Я никогда не учился музыке, но я каким-то образом могу ощущать гармонию, музыку. Моя музыка не основана на классических традициях. Она вне правил, и едва ли сравнима с какой-либо другой музыкой. То же самое и со мной. Ничего не изменяется, только моя энергия.

Какое Ваше произведение нравится Вам больше всего?

Сейчас это последняя песня из нового альбома Gaia. Я сочинил музыку в своей студии, затем вылетел в Японию, там записал голос певца (без музыки) и вернулся в Америку. Здесь я попробовал соединить пение и музыку, и все сошлось просто идеально – высота тона, темп. Для меня это – чудо. Певец не слышал этой музыки. Я записал его пение, и оно идеально легло на музыку. Это было чудо.

Какую музыку Вы слушаете?

Часто я слушаю классику. Например, Дебюсси. Для меня классическая музыка более содержательна и визуальна. Это мне нравится, я люблю представлять себе визуальные образы. Я – человек воображения.

Перевод: Андрей Гирный.


Дискография

1978 Ten Kai - Astral Trip

1979 Full Moon Story

1979 Oasis

1980 In Person Digital

1980 Ki

1980 Silk Road I

1980 Silk Road II

1980 Silk Road Suite

1981 Best of

1981 Silk Road III (Tunhuang)

1981 The World of Kitaro

1982 Queen Millennia

1982 Symphonic Suite Queen Millennia

1982 Live in Budokan

1983 Silk Road IV Ten-Jiku (India)

1983 Silver Cloud

1984 Live in Asia

1986 Tenku

1986 Toward the West

1987 The Light of the Spirit

1988 Ten Years 2CD

1989 The Gyuto Monks

1990 Selections from Kojiki

1991 Live in America

1991 Shanghai 1920

1992 Dream

1992 Lady of Dreams

1993 Heaven & Earth

1994 Mandala

1994 Tokusen II 2CD

1995 An Enchanted Evening

1996 Kitaro's World of Music Featuring (Yu-Xiao Guang)

1996 Kitaro's World of Music (Nawang Khechog)

1996 Peace on Earth

1996 Sakura. Melodies of Japan

1997 Cirque Ingenieux

1997 Kitaromita 1 [with Isao Tomita]

1997 Kojiki

1997 The Soong Sisters [with Randy Miller]

1997 The Essential Collection

1998 Gaia. Onbashira

1998 Healing Forest

1998 Romantic Ballads

1998 Six Musical Portraits

1998 Twin Best (Astral Trip/From Astral)

1999 Best of volume 2

1999 Golden Fund

1999 Hits collection '99

1999 Live House of Blues

1999 Noah's Ark

1999 Shikoku 88 kasho

1999 Shikoku 88 Temples

1999 Thinking of You

2000 Nile [single]

2001 An Ancient Journey 2CD

2001 Ancient

2002 Ashu Chakan

2002 Asian Cafe

2002 Best of Silk Road

2002 Daylight, Moonlight - Live in Yakushiji 2CD

2002 Mizu Ni Inori Te

2003 Ninja Scroll

2003 Sacred Journey of Ku-Kai volume 1

2005-Live in Bangkok 2CD

2005 Live in Shanghai 2CD

2005 Sacred Journey of Ku-Kai volume 2

2006 Spiritual Garden

2006 The Essential Kitaro

2007 Sacred Journey of Ku-Kai volume 3

2008 The Definitive Collection

2009 Best of 4CD

2009 Impressions of the West Lake

2009 Live Singapore

2009 Toyo's Camera

2010 442, Live with Honor, Die with Dignity

2010 Grammy Nominated

2010 Sacred Journey of Ku-Kai volume 4

2013 Final Call

2013 Tamayura

2013 The Quintessential

2014 Symphony Live in Istanbul

2016 Asian Cafe


Ссылки

http://www.kitaro.net/ - Официальный сайт

Биография

Немецкий музыкант и композитор Bernd Kistenmacher по праву считается новатором «Берлинской Школы» электронной музыки, который открыл новые стороны этого жанра, и стал применять их в своих произведениях. Bernd Kistenmacher родился в 1960 в Берлине. 30 лет его отец играл на фортепьяно ради забавы и пытался обучить игре сына. Эта идея была не очень хорошей, потому что образование было слишком серьезным и Bernd быстро потерял интерес к этому хобби. Но его любовь к клавишным инструментам осталась.

Первой электронной композицией которую он прослушал, была Echoes от Pink Floyd образца 1972 года. Затем был Ruckzuck от Kraftwerk. Свой первый синтезатор он купил в ноябре 1982 года. Это был Korg Mono/Poly. Все его знания, касающиеся синтезаторов, были получены из книг и экспериментов со своими инструментами; он никогда не учился этому специально. Сначала его музыкальная деятельность была только хобби для него. Когда же он приобрел по настоящему профессиональные навыки, его родители стали по настоящему восторгаться сыном. В особенности, музыка Бернда нравилась Марио Шонвайлдеру (Mario Schonwalder) и тот, спустя несколько лет, тоже стал играть и сочинять музыку. Bernd стал известным в середине восьмидесятых, причиной были несколько композиций, которые вышли ограниченным тиражом вместе с альбомом Head-Visions, который получил большой успех, как со стороны критиков, так и со стороны простых слушателей.

В 1987 немецкое радио WDR избрало его Newcomer of The Year 1986 (Новый Талант 1986 года). Его второй альбом, Wake up in the Sun, был выпущен в том же году. В 1988, он выступает на French Electronic Festival и на KLEM Day Festival в Голландии. В 1989 выходит его третья работа Kaleidoscope. Он также играл в Zeiss Planetarium в Берлине, Дрездене (Восточная Германия) и других городах Германии. В 1990 он сочинил музыку для Berlin Theater, пьеса называлась Niemandsland, и выпустил свой компакт-диск Outlines. В 1991 выходит альбом Characters с Харальдом Гросскопфом (Harald Grosskopf). Вдвоем они дают несколько концертов. В 1992 Bernd выступает на фестивале в Бельгии (Flanders Festival), после чего выходит альбом Live & Studio Tapes 1992, а также еще раз выходит его первый альбом. С 1988 до 1996 он является владельцем лейбла Musique Intemporelle, который сам же и основал, где выпускает свои работы и работы других музыкантов.


Дискография

1985 Gieger Acoustic Halle Braunschweig

1985 Music from Outer Space

1986 Head-Visions

1986 Romantic Times

1987 Wake Up In The Sun

1988 Musique Intemporel [with Mario Schonwalder & Rolf Trostel]

1989 Kaleidoscope

1991 Outlines

1991 Characters [with Harald Grosskopf]

1992 Live & Studio Tapes 92

1996 Thoughts

1997 Compiled Dreams

1997 Starting Again

1997 Stadtgarten Live [with Harald Grosskopf]

1998  Contrasts vol. 1

1999 Berlin Live '85

1999  Contrasts vol. 2

1999 The Treasure Box

1999 My Little Universe 8CD

CD1 Romantic Times

CD2 Music From Outer Space

CD3 Berlin Live '85

CD4 Electronic Goes Benefit

CD5 Best Of Best

CD6 Dresden 08 89

CD7 The Treasure Box

CD8 Totally Versmold

2001 Un Viaggio Attraverso L'italia

2009 Celestial Movements

2010 Beyond The Deep

2010 Let It Out!

2012 Antimatter

2012 Best of - Patterns of Light

2012 Let it Out + Compressed Fluid

2013 Utopia

2014 Paradise

2016 Welcome to the Circus - Live in Concert 2014


Ссылки

Биография

Nawang Khechog – номинант Грэмми и самый известный в мире тибетский музыкант и композитор. Он первым из тибетцев смог пробиться на мировую музыкальную арену и добиться таких результатов. Он был монахом в течение 11 лет и изучал буддистскую философию под руководством Далай Ламы и многих других учителей. Наванг был и отшельником, занимаясь медитацией в тибетских предгорьях. Тибетский мультиинструменталист, Наванг привносит в современный мир красоту древней музыки своей страны. Он работал с огромным количеством западных музыкантов и исполнителей, и принимал участие в совместных с ними турах по разным странам и континентам.

Tibetan Dream Journey В жизни Наванга Хечога понятия «музыкант» и «духовный учитель» слились воедино. Практикующий монах, он удостоился аудиенции с нынешним Далай-Ламой, затем, выбрав путь музыканта, создал замечательные произведения, удостоившиеся номинации на премию Грэмми и верхних строчек чартов. А еще он добился того, чтобы люди вокруг прислушивались не только к его музыке, но и к его словам. Его новый альбом Tibetan Dream Journey посвящен трем важнейшим темам, занимающим Хечога: собственно, в основу он заложил идеи Тибетской йоги сновидений, позволяющей человеку контролировать свои сны, трансформировать в этом состоянии негативные эмоции и переживать бесценный опыт. Но, политическая и социальная ситуация такова, что Наванг, как и все его соотечественники, во время этих осознанных сновидений грезят чаще всего о том, чтобы их страна наконец-то стала свободной. Свобода Тибету – вторая основа этого альбома, плавно перетекающую в третью, Вселенскую любовь, дарующую сочувствие, радость и мирное существование всем людей на планете. Иными словами, музыкант призывает к освобождению родной страны, но в его призывах нет радикализма и желания повернуть все на путь насилия – все строго наоборот. Бороться с помощью музыки, нести идеи в понятной форме и призывать не речами, а целительными, очищающими душу вибрациями – сложный, но самый правильный путь. На этом пути Навангу помогают многие известные люди, звезды шоу-бизнеса и политики. В создании Tibetan Dream Journey были замечены известные личности в мире world music, такие, как перкуссионист Тай Байро, виолончелист Джеймс Хопкинс, пианистка Дебора Шмит-Лобис и другие исполнители, привнесшие в созерцательную задумчивость восточной музыки ритмы из Южной Америки, размеренное звучание японского сямисэна и биение рамочного барабана. Сам Наванг, конечно же, играет на бамбуковой флейте, вплетая в кружево композиции звучание сразу нескольких инструментов, один из который словно уже перешагнул границу сна в своем мечтательно-медитативном пении, а второй по-прежнему пребывает в реальности. В реальности манящих гор Тибета, под раскачивающимися на ветру полотнищами молитвенных флагов, среди снежных вершин, окутанных белыми облаками. В этом разреженном воздухе звучат спокойные, гармоничные, проникновенные звуки, вечные, как сами эти горы. Равномерное дыхание заставляет следовать за собой, пульсации таблы задают ритм сердцу, усмиряя сильные эмоции и прогоняя негативные переживания прочь, заставляют закрыть глаза, но оставаться при этом в полном сознании. Движение сквозь уровни реальности проходит в окружении чуть атональных клавиш, богатой полиритмии, мягких эмбиентных эффектов и голосов, которые скоро сливаются в величественный хор, в котором поет сам Далай-Лама в окружении тысяч других лам и монахов. Могучий и громкий призыв к миру и свободе заставляет вспомнить о многом и о многих, в том числе и о тех, кто своим примером доказывает, что этот мир можно сделать спокойнее и гармоничнее – и именно им, лауреатам Нобелевской премии мира, посвящает Наванг самую проникновенную и эмоциональную вещь на этом альбоме, May All Be Kind to Each Other. Сильная и красивая работа мастера, предназначенная не только для медитаций, сеансов исцелений и духовных практик – но еще и для того, чтобы оглядеться вокруг, пробиться сквозь препоны сна и почувствовать всю силу Вселенской любви и помочь людям стать хотя бы чуть-чуть ближе друг к другу.


Дискография

1988 Sounds of Peace

1989 Rhythms of Peace

1991 Quiet Mind

1995 Karuna

1998 Winds of Devotion

1999 Tibet

2001 Best of 10 Years

2002 Tibetan Meditations, Music & Prayers for Opening the Heart

2003 Universal Love

2004 Music as Medicine

2007 Tibetan Meditation Music for Quiet Mind and Peaceful Heart

2009 The Dance Of Innocents [with Peter Kater]

2013 The Best of 25 Years - The Tibetan Healing Music 2CD


Ссылки

http://www.nawangkhechog.com/  – Официальный сайт

Please publish modules in offcanvas position.