- Helgi Hvitabjorn
- Энциклопедия
- Просмотров: 11670
Keith Emerson
Биография
Кит Ноэль Эмерсон (англ. Keith Noel Emerson; родился 2 ноября 1944 года, Тодморден, Западный Йоркшир, Англия) – британский клавишник и композитор. Наиболее известен как участник групп The Nice и Emerson, Lake and Palmer. Наряду с Джоном Лордом и Риком Уэйкманом, признан одним из лучших клавишников в истории рок-музыки.
Кит Эмерсон родился 2 ноября 1944 в английском городе Тодмордене. В детстве Кит Эмерсон получил музыкальное образование по классу пианино. В юности он увлекся джазом. К тому времени, как ему исполнилось 14 лет, уже был известен в своем городе. На Эмерсона оказали влияние как джазовые музыканты, такие как Фэтс Уолкер, Оскар Питерсон, Дэйв Брубек, Джек МакДафф, Джон Пэттон, так и классические композиторы Иоганн Себастьян Бах, Дмитрий Шостакович, Петр Чайковский и Модест Мусоргский.
Позднее к ним добавятся блюзовые и рок-исполнители. Эмерсон переезжает в Лондон, где присоединяется к группе V.I.P.'s. В 1965-м он оказался в составе Gary Farr and the T-Bones, аккомпанируя известным американским блюзменам. Осенью следующего года группа распалась и Эмерсон, прорепетировав два месяца с The Vip’s, принял предложение Эндрю Олдэма возглавить группу сопровождения для британского турне американской соул-блюзовой певицы Пипи Арнолд.
В мае 1967-го Кит Эмерсон создает группу The Nice, в состав которой вошли басист и вокалист Ли Джэксон, барабанщик Брайан Дависон, гитарист Дэвид О’Лист. Стиль группы сочетал в себе элементы классики, блюза, джаза и рока. Эмерсон окончательно остановил свой выбор на органе Hammond. The Nice выпустили несколько альбомов.
В 1970 году Кит Эмерсон совместно с Карлом Палмером и Грэгом Лейком создает ставшую легендарной группу Emerson, Lake & Palmer (E.L.P.). Они стали популярны после своего дебюта на фестивале Isle Of Wight Festival. Трио объявило о своем появлении на сцене, выступив с агрессивной рок-адаптацией «Картинок с выставки» Мусоргского, которая завершалась выстрелом из пушки.
ELP выпустили шесть платиновых альбомов между 1970 и 1977, включая E.L.P., Tarkus, Trilogy, Welcome Back My Friends To The Show That Never Ends и Works Vol. 1. Они возглавили грандиозный фестиваль California Jam в 1974 году, где выступали перед аудиторией более чем в 500 000 человек. Позже, в 1977 году, ELP совершил турне с симфоническим оркестром, который исполнял Piano Concerto № 1 Эмерсона. После этого, E.L.P. выпустили еще два альбома Works Vol. 2 и Love Beach и распались в 1979 году.
После Эмерсон продолжил сольную карьеру, несмотря на проблемы с нервами правой руки, из-за которых даже перенес серьезную операцию. Записал несколько пластинок с музыкой к фильмам. В 2008-м году с музыкантом Марком Бониллой записал первый со времен E.L.P. студийный сольный альбом, полностью выдержанный в стиле E.L.P., и провел успешное турне в поддержку альбома, включая Россию и страны Балтии.
Keith Emerson Band
Keith Emerson Band (featuring Marc Bonilla) Киту Эмерсону явно надоело кормить публику рассказами о грядущем реюнионе Emerson, Lake & Palmer – и на свет явился Keith Emerson Band, не так давно доехавший в рамках промоушена данного альбома и до Москвы. Честно говоря, по знакомству с новинкой очень хочется порекомендовать Маэстро заменить в составе барабанщика Грега Бизонетта на Карла Палмера, ибо Грег здесь играет явно по указаниям Кита «под Карла», и забыть о воссоединении E.L.P. – в лице гитариста и продюсера Марка Бониллы, хорошо знакомого меломанам по работе с Гленном Хьюзом, Кит нашел идеального партнера для самовыражения по «новой старой» схеме. И, наверняка, Марк – куда менее конфликтный персонаж, нежели Грег Лэйк. Тут уж не покажется удивительным, что Keith Emerson Band – лучшая групповая работа Кита со времен Black Moon (1992) E.L.P., если не Works Vol. 2 (1977): основу альбома составляет 15-частная сюита The House Of Ocean Born Mary, восходящая к той классике ELP 70-х, что занимала целую сторону виниловой грампластинки. При этом, как ни странно, ее пиком оказался номер Marche Train, как и внесюитный The Art Of Falling Down, восходящий к материалу других суперсоставов Кита – Emerson, Lake & Powell или 3 (Three). А точки над i оказываются расставлены звуком органа Hammond и винтажных синтезаторов Moog – Кит еще раз показал, что кроме Джона Лорда конкурентов у него нет.
Интервью
Когда Вы впервые начали играть на электрооргане?
Мне было тогда около 18-ти. Я был сыт игрой на фортепиано, учитывая, что от моей манеры игры у пианино постоянно вылетали молоточки, ударяющие по струнам. Переход к органу был тогда довольно типичным шагом для большинства музыкантов. Пару лет я копил деньги и затем приобрел Hammond L-100.
Чтобы играть на органе, пришлось ли Вам изменить свою технику исполнения?
Да. Было понятно, что на электрооргане невозможно исполнять музыку любых жанров, так, как это позволяет фортепиано, у органа есть ограничения. Если на нем не играть чисто в классической манере, левая рука остается практически без дела. Поэтому она становится несколько дряблой. С этим приходится бороться.
А когда Вы приобрели Hammond C-3?
Где-то в 1968 году, я думаю. До этого у меня был только L-100.
Что подтолкнуло Вас на идею использовать два органа одновременно?
К тому времени я уже вошел во вкус в деле опрокидывания и швыряния органа на сцене во время выступления и специального создания эффекта «обратной связи», так, чтобы орган взревел. Это стало частью сценического шоу, которая хорошо принималась публикой. С С-3 я не мог себе такого позволить. Мне очень нравится его звук. Он во многом превосходит L-100, и объем клавиатуры у него шире.
Как Вы добивались эффекта «обратной связи»?
Надо было просто вплотную приблизиться к сценическим динамикам. Использование педали «фуз» еще больше усиливало этот эффект. Меняя взаимное расположение между сценическими динамиками и динамиками, встроенными в L-100, я добивался разнообразных воющих звуков.
Кто из музыкантов повлиял на развитие Вашего собственного стиля?
Если говорить о первых годах, стоить вспомнить одного лондонского органиста по имени Дон Шин (Don Shin). Не знаю, где он сейчас и что с ним. Это был парень, который выглядел очень странно, а еще у него, наверное, был неуравновешенный характер. Он носил на голове школьную фуражку, круглые очки, вид у него был туповатый. Я как-то оказался в клубе, где он как раз играл. У него был L-100. Аудитория – молодые птенчики – пребывала в истерике. Все хохотали над ним. Никто не воспринимал его всерьез. А он пил виски из чайной ложки и всячески валял дурака. При этом он исполнял вариации на темы Эдварда Грига, а я эти вещи тоже уже играл, во время концертов группы Nice. Так что я слушал внимательно и ревностно. Кто-то еще делал то же, что и я. Причем делал очень хорошо, и L-100 у него звучал просто фантастически. Но тут он вдруг сильно качнул орган, и у того отвалилась задняя панель. Тогда он схватил отвертку, и стал прикручивать панель обратно, не переставая играть. Публика закатывалась от хохота. А я сказал: «Стоп, минутку! А ведь в этом что-то есть!» Вот этот человек, да еще Джимми Хендрикс (Jimi Hendrix) и стали теми людьми, которые повлияли на мой сценический образ. Тогда мало кто брал орган на сцену. L-100 был похож на часть мебели. Большинство слушателей не принимало звук электрооргана. Я как раз хотел изменить представление людей об этом инструменте, сделать так, чтобы он выглядел более привлекательно и современно. Когда музыкант просто стоял за органом, в этом не было никакой визуальной изюминки. Дон Шин заставил меня понять, что мне необходимо создать сценическое действо. Многим это не понравилось, они считали, что все это не имеет никакой необходимости. Они считали, что это и есть все, на что я способен как музыкант. Некоторые и сейчас так думают.
Кто из джазовых органистов повлиял на Вас?
Больше всего на меня повлияло звучание органа Джека МакДаффа (Jack McDuff). Мне не нравился звук у органа Джимми Смита (Jimmy Smith), хотя сама манера его игры мне нравится. Но я очень долго старался добиться такого же звука, как у Джека МакДаффа на его альбоме Rock Candy Live in the Front Room. Альбом начинался с того, что чей-то очень хриплый голос произносил: «Представляем вам джазового органиста, брата Джека МакДаффа!» Затем – аплодисменты, и затем этот удивительный, липкий, сочный звук органа. Возможно, это был просто побочный эффект самой записи. Я добился такого звука по чистой случайности. Надо использовать усилитель Marshall, с максимальным эффектом дисканто (тройного звучания). Это очень подчеркивает звук.
Как Вы организуете оркестровку Ваших партий на клавишных инструментах?
Вы имеете в виду, что и на каком инструменте должно играться? Не знаю. Я всегда начинаю с пианино. Затем перехожу либо к органу, либо к другому инструменту. Все зависит от изначальной идеи произведения, от того, как оно звучит. Иногда нужно разнообразие. Я могу сыграть часть соло на органе, а затем перейти на Ямаху.
А как так получилось, что Вы решили играть на Yamaha GX-1?
Вообще-то я скептически отношусь ко всем этим новым синтезаторам, потому что их уже, кажется, тысячи, и я многие из них перепробовал. Что касается Ямахи, я весьма недоверчиво отнесся к тому, что об этом синтезаторе говорили. А говорили, что он может буквально все. Вначале я не придал этому значения, я сказал: «Хорошо, я попробую поиграть на нем, так же, как пробовал другие инструменты». Я пришел к ним в офис, там были два японца, которые стояли и с восхищением смотрели на этот синтезатор. Они объяснили мне, как с ним обращаться. Чем дольше я играл на нем, тем больше понимал, что инструмент мне действительно нравится. Я что-то менял в настройках, и эти джентльмены сразу спрашивали меня: «Как, как Вы это делаете? Минутку, это же здорово, как Вы это сделали?» На GX-1 можно делать тысячи настроек. А клавиатура у него очень легкая, клавиши, как перышки. Мне такая совсем не нравится. Я люблю ощущать вес в клавишах. Я даже просил моего техника, Криса Янга, прикрепить свинцовые грузики под каждой клавишей, однако стержни клавиатуры не выдержали бы дополнительный вес. Но все-таки я сказал: «Фантастический инструмент! Я бы хотел поиграть на нем какое-то время». Они мне предоставили инструмент на неделю, а затем пришли забрать его для какого-то музыкального шоу. К тому времени я узнал, сколько он стоит, и это был легкий шок (Yamaha GX-1 стоила около 60-ти тысяч долларов – прим. переводчика). Но после того, как я попробовал его, я уже ни на чем больше не играю. Я уже не использую ни орган, ни синтезатор Moog, все делает Ямаха. Это показывает, насколько я полюбил его. Больше ничего и не надо, это – абсолютно самодостаточный инструмент.
Как Вы пришли к такому умению исполнять самые разные музыкальные стили?
Думаю, больше всего в этом на меня повлиял мой отец. Он был музыкантом в танцевальном коллективе. Сам он не умел читать ноты, и поэтому, когда я начал учиться играть на фортепиано, он говорил мне, что самое главное – это быть гибким, разнообразным. Разносторонность – это было главное слово для него. Чтобы это было гарантией, что я всегда смогу заработать какие-то деньги. Многосторонность и умение читать ноты были основными критериями в моем обучении. Вскоре я и сам осознал, что это не пустяк, разносторонность имеет огромное значение. Когда я начал зарабатывать деньги музыкой, меня могли позвать куда угодно – играть на органе во время антракта, на званом обеде, в джазовом клубе, на танцевальной вечеринке. Я привык ко всему. Все благодаря тому, что в юности я получал частные уроки. У меня было три учителя музыки.
Ваше соло на синтезаторе Муг в конце песни Lucky Man, с первого альбома E.L.P., было идеей, которая родилась случайно?
Когда Грэг (Greg Lake) записывает свои акустические вещи, он обычно приходит в студию раньше, когда никого там еще нет. Но в тот раз так вышло, что я оказался в студии в тот момент, когда он записывал Lucky Man. Грэг предложил мне сыграть что-нибудь в конце песни. Ну, я что-то сымпровизировал. О каком-либо соло я тогда вообще не думал. По мне, так это вообще фигня какая-то вышла. Но оказалось, что это именно то, чего хотел Грэг. А я ведь просто грубо настроил синтезатор и сыграл первое, что пришло в голову.
Вы можете что-то посоветовать ребятам, которые начинают заниматься музыкой?
Необходима хорошая основа, полученная от хорошего учителя. Это – самое важное. И учитель не должен тормозить твое развитие. Учитель, наоборот, должен подавать свежие идеи. Существует столько разных техник, что выбрать из них лучшую невозможно. Был один учитель, который хотел научить меня играть в расслабленной манере, но мне никогда таким не стать. Просто собирайте информацию от всех учителей, которых встретите, не оставайтесь постоянно только с одним. Все люди индивидуальны, каждый должен прийти к своей манере игры. Вырабатывать свой стиль – это как головоломку собирать, картинку-загадку. А хороший учитель помогает сэкономить много времени.
Фрагменты интервью журналу Keyboard Magazine, октябрь 1977 года
Перевод: Андрей Гирный
Дискография
1980 Inferno
1981 Nighthawks
1983 Harmagedon
1984 Murderock
1985 Honky
1986 The Best Revenge
1989 La Chiesa
1992 Honky [remaster]
1994 Iron Man Vol. 1
1995 Changing States
1999 The Christmas Album
2002 Emerson Plays Emerson
2002 Vivacitos - Live at Glasgow 3CD [with The Nice]
2005 Hammer It Out – The Anthology 2CD
2005 At The Movies 3CD
2006 Off The Shelf
2008 The House of Ocean Born Mary [with Marc Bonilla]
2009 Live from California [with Glenn Hughes & Marc Bonilla]
2011 Moscow 2CD [with Mark Bonilla]
2012 Three Fates Project
2014 Live From Manticore Hall [with Greg Lake]
Ссылки
http://www.keithemerson.com/ – Официальный сайт