Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика

Биография

Он никогда по-настоящему не чувствовал себя комфортно в различных типах музыки, которые изучал или с которыми соприкасался. Его не устраивали четко обозначенные рамки, он искал такой тип музыкального выражения, который сочетал бы их все вместе, выходил за их пределы, такой тип музыки, который был бы более универсален и в то же время более утончен, чем большинство из них. Свою музыку он относит к «пейсли» стилю, и это название он придумал сам. «Пейсли» – это пестрая и изящная, как кашемировая ткань, величественная и спокойная музыка.

Спокойная, но запоминающаяся, наводящая на мысль, а не объясняющая обстоятельно. Дающая аудитории возможность отыскать глубоко скрытые тайны, словно спрятанные в развалинах сокровища. Оставляющей паузы, которые служат местами отдыха между нотами и являются своего рода спусковыми механизмами для воображения слушателей. Это синтез классической индийской музыки, эмбиента, футуристических космических настроений, духовных традиций и невыразимой свободы, позволяющей слушателю соединять свое «Я» с тем «потоком», который сопровождает «настоящую» Музыку, рядом с которой стоит и имя Ал Громера Хана.

Он родился 8 апреля 1946 года в замке Гогентан, расположенном в альпийских предгорьях Баварии недалеко от Констанцкого озера. Детские годы провел в Англии, Марокко и Индии, где его отец работал в Министерстве иностранных дел. Его первым музыкальным увлечением были мелодичные колокольчики, которые носили на шее баварские коровы, когда паслись на альпийских лугах. С самого начала он отказался от академической и дипломатической карьеры, которую его родители прочили ему, так как еще в детстве у него возник глубокий интерес к тайнам звука, независимо от того, исходил ли он от изящной орнаментики индийских струнных инструментов, барабанов Северной Африки или даже от «поющих» телеграфных проводов в суровые баварские зимы. Он обнаружил свойства Музыки как Запаха и Чувства отдаленной Музыки – как он это называет. Эти принципы он постиг в одну из грозовых весенних ночей, когда, проснувшись, уловил отголоски медного духового оркестра, который играл в соседней баварской деревушке, находившейся в нескольких милях. И хотя он понимал, что на деле это были не самые лучшие музыканты, музыка эта тем не менее вызвала в нем такое ощущение счастья, что в ту же ночь он проникся стремлением когда-нибудь создать тот «абстрактный» тип звуковой поэзии, который производил бы на слушателя такой же эффект, как если бы источник ее находился где-то далеко, на расстоянии, с точки зрения времени и пространства. Это произошло еще в 50-х годах и, задолго до того, как появилась электронная музыка.

В 60-е годы в Лондоне 20-летний длинноволосый хиппи Ал Громер знакомится с удивительным кругом ярких личностей, с которыми он предпринял огромное количество многокультурных музыкальных экспериментов и которые оказали на него сильное влияние. Лаосский принц Тиан на Чампассак (Tiane na Champassak) познакомил его с тантрическим искусством, поп-звезда Марк Болан (Marc Bolan) приглашал его на ночные концерты джазовой импровизации. С Майком Фиггисом (Mike Figgis) (в настоящее время преуспевающий голливудский режиссер) изучал психологический феномен слухового восприятия. Ведущий джазовый саксофонист Ронни Скотт (Ronnie Scott) из знаменитого «Джаз-клуба Ронни Скотта» познакомил его с такими титанами джаза, как Бен Вебстер (Ben Webster), Макс Роуч (Max Roach) и Майлз Девис (Miles Davis), и, кроме того, с английским юмором. Проповедовавший вегетарианский образ жизни гуру Сэм Грэгз (Sam Gregs) познакомил его с таким тонким понятием, как «ты есть то, что ты ешь», а Кат Стивенс (Cat Stevans), теперь Юсуф Ислам (Yussuf Islam) – с английской поэзией. Многие музыканты из разных стран способствовали в этот период формированию Ала как музыкальной индивидуальности. Это происходило с 1965 до, приблизительно, 1969 года. Но решающее музыкальное влияние на его карьеру сказалось в величии изящества и стиля, объединенных в лице Уштада Вилаята Хана, великого индийского мастера игры на ситаре. Их встреча произошла 1968 году.

«Один вид Вилаят Хана, даже не сыгравшего ни единой музыкальной нотки, подтверждал в моей душе то, что я всегда чувствовал: Если человек состоит из одной только музыки, то музыка всегда будет интересной. Он также проявлял и то, что я также ощущал: человек может быть тоскующим по прошлому, элегантным, устремленным в будущее и простым, сострадательным, сильным и утонченным одновременно» – говорит Ал. Встреча с Вилаят Ханом произвела на молодого, но уже умудренного Ала такое воздействие, вызвала такие сильные и яркие воспоминания о прошлых жизнях и мирах, что это привело его к тому, что он стал изучать и практиковать исключительно индийскую музыку. В 1971 году Ал вернулся из Индии уже как опытный музыкант в Баварию, где продолжал упражняться в игре на ситаре и по-прежнему принимал участие в многочисленных проектах новой интернациональной музыки. Среди сотрудничавших с ним музыкантов были и Дойтер (Deuter), один из родоначальников стиля Нью-эйдж. «Помнится, в году 71 я дал Дойтеру небольшую книгу под названием «Я есть Врата», так как полагал, что она заинтересует его. Он взял книгу и, должно быть, ее тоже прочитал, потому что это были беседы Шри Раджниш, (Shri Rajnesh) который позднее стал духовным наставником Дойтера» – вспоминает Ал.

Первые 10 лет – учеба под руководством прославленных кхан-сахибов Имрата и Раиса Хана, которые на традиционной церемонии приняли его в знаменитую династию Ханов, играющих на ситаре и сурбахаре, а другие 10 лет – учеба по «живым» записям выступлений Вилаят Хана в маленькой комнате в Мюнхене. «В те годы я был настолько опьянен витиеватыми мелодиями Вилаят Хана, что едва ли мог думать о чем-либо другом или говорить о чем-нибудь ином с посетителем. Я даже забывал принимать пищу, и если бы моя любимая жена Уте не обеспечивала меня едой и деньгами в те дни, то я уверен, что сегодня меня бы вообще не было. Помню, как сижу среди ночи на сложенном шерстяном одеяле, передо мной полупустая чашка чая, текущие по лицу слезы радости, смех, клокочущий в груди, и тихие ситарные изысканные мелодии Вилаята, льющиеся из маленького магнитофона. Мысль о том, что человеком моего возраста может руководить желание заниматься делом ради денег, казалась мне абсурдной, тогда как все что нам требуется, так это только доступ в тайники нашей собственной души с помощью музыки и хорошей чашки чая».

Этот период «опьянения» длился до конца 80-ых годов, пока внезапно не прервался появлением 13-летней дочери, обратившейся к нему с просьбой помочь ей деньгами. Тогда-то Ал и решил, что пришло время поделиться со своей аудиторией своим видением, прекрасными новыми впечатлениями, которые, как ему казалось, он уже пережил в прошлом, и своей способностью достигать самых возвышенных сфер человеческой души. «В моем сознании стала укрепляться уверенность, что в мире живут с полмиллиона людей, которые в глубине души стремятся к эмоциональному выражению как раз того типа, который меня переполнял. И я решил, что достичь этих родственных мне по стилю и настроению людей я могу не только путем «живого» исполнения ситарной музыки перед ними, но, прежде всего посредством звукозаписи. Итак, я начал создавать новый звукокартинный тип записываемой музыки, цель которой состоит в том, чтобы пленить слушателей своей красотой, а не поразить их чрезмерной громкостью, обилием нот, сверхвысокой выразительностью или удушающим жестким построением. CD, на мой взгляд, являл собой идеальный формат для такого рода усилий. Переживал я это очень сильно и эмоционально. До меня стало доходить, что не каждый родившийся обладает склонностью к исследованию человеческих эмоций с помощью музыки так глубоко и так широко, и был так доведен до предела, как я. Я почувствовал, что – однажды, когда технология и рациональный ум станут основным движущим фактором в человеческом поведении – мне придется прийти к этим людям и обратиться к ним: «Послушайте, мы действительно живем в удивительное и необычное время, в то время, когда музыка отражает самые пагубные чувства и извращенные идеи. Существует более высший план для всего этого.

Не нужно отчаиваться, даже если ваше сознание заполняют нелепые мысли, если во внешнем мире для вас все представляется бессмысленным и вы чувствуете себя страшно одиноким, не волнуйтесь, ибо вас по-прежнему окружают душевные люди, которые работают с музыкой, и музыка несет им надежду и силу. Вилаят Хан, один из крупнейших музыкантов-мистиков этого столетия, дал мне эту уверенность, когда я находился еще в трансовом состоянии после выступления. Я пришел к нему, еще не совсем придя в себя. Он обнял меня и сказал следующее: «Родной мой, ваша музыка находится под защитой и освящена, и ее услышат многие любители музыки». Вторая причина, почему я в свои 40 лет решил записывать мою музыку, была более земной: мне пришлось зарабатывать деньги, чтобы помочь своей дочери».

Итак, примерно в 1985 году Ал приступил к созданию собственной студии звукозаписи The Paisley Room в Мюнхене, которая представляет собой скромную комнату с высоким деревянным помостом, где лежит вдвое сложенное одеяло. Сидя на нем, Ал ежедневно проводит 3-часовые упражнения на ситаре и медитацию, а также сочиняет и записывает музыку. Здесь он приступил к исследованию и созданию «Пейсли-стиля» – результату своих лет «опьянения». Он также разработал 99 принципов, которые являют собой манифест, относительно новой медитационной музыки. Первый из них гласит: «Только влюбленный может написать песнь любви» и, исходя из первого принципа, раскрываются остальные 98. Другими словами, первый принцип – при тщательном рассмотрении – содержит и обнаружит все остальные 98 принципов. Суть «манифеста» Ала состоит в следующем: если человек хочет создавать красивую музыку, то, прежде всего ему следует быть самому красивым. Интересный человек будет непроизвольно создавать красивую и интересную музыку. Все прочее, включая практику, учебу, технические и технологические средства, вторично.

«Сохраняйте простоту», – говорит Ал, – если вы будете совершенствовать простой и подлинный ритуал, то красота и сложность музыки проявятся сами по себе». Он критикует высокомерие западных музыкальных деятелей по отношению к «примитивным» музыкальным культурам, указывая на то, что «и Африка, и Аравийский полуостров, и Китай, и Индия имели свои классические системы музыки со свойственной им научной и духовной базой задолго до того, как возникла «цивилизация на Западе». По причине суровых климатических условий северного полушария мы обнаруживаем повышенный интерес к материальным средствам выживания, что в свою очередь привело к повышенному интересу к жесткой структуре в том, что называется классическая музыка. Если не придерживаться простоты структуры, то отсутствует всякая импровизация, а без импровизации любая попытка переноса на более высший и эмоционально утонченный план – тщетна». В настоящее время 49-летний Ал Громер Хан живет и работает в Мюнхене и издается на компании New Earth Records, выпускающую музыку для людей находящихся на Пути, и специализирующуюся на world и new age музыке. «Мне всегда нравился мой статус художника андеграунда, поскольку я могу прийти к тем людям, к которым хочу обратиться в первую очередь. Моим самым высшим достижением являются паузы, которые я оставляю между нотами. Нам надо жить жизнью, которая имеет смысл с точки зрения духа и окружающей среды, или иными словами: как только вы получите доступ к более скрытым областям подсознания благодаря возвышенным разновидностям музыки, то сразу же исчезнет потребность в сложной технической аппаратуре: вам будет довольно лишь выйти на природу и сесть под дерево».

Tantra Electronica Подобно тому, как Тантра является не только сексуальной практикой, как это часто принято считать, так и этот альбом, посвященный данному восточному учению, не является просто музыкальным сопровождением для сексуальной активности. Хотя, безусловно, может быть использован и в этом качестве. Но на самом деле Tantra Electronica гораздо глубже и богаче в своем наборе символов, образов и философских идей, эта музыка объединяет вокруг таинства Тантры загадочную архаику и технологичную современность, мудрость Востока, перенятую Западной цивилизацией, представители которой хлынули в Индию и другие страны учить азы и практиковаться в древнем искусстве. Посвященный мастер игры на ситаре, немецкий композитор Эль Громер Хан, пригласил электронщика Эмина Коррано для создания этого альбома, ставшего очередным исследованием Тантрической темы после диска Tantra Drums. Согласно названию, электроники здесь действительно много – гипнотическое биение ритмов, смешанных с индийской перкуссией, медленно стелящийся сизым дымом благовоний глубокий амбиент, в котором порой просто вязнет время со своим неумолимым бегом, а также различные эффекты, регулярно уносящиеся вереницей в звездное небо. Или же блуждающие в окружающих джунглях, сквозь которые путник прокладывает дорогу к храму любви Коджурахо, сплетенные тела каменных статуй, на стенах которого приоткроют завесу тайны над древним, весьма творческим процессом. Полученные знания можно будет потом принести под своды сакрального убежища, которое заполнится запахом ароматических смесей и манящими стонами (Pleasure Palace), а четкие, напористые пульсации направят потоки энергии, циркулирующие между двумя сплетенными телами, в правильном направлении. Так что местами это очень эротический, возбуждающий альбом, а местами его пространство заполнено созерцательной, словно пребывающей в состоянии глубокой медитации музыки, которая медленно раскрывается перед слушателем, обнажая интересные детали и располагая к размышлениям. О чем-то вещает мужской голос, взрывается активностью лесная чаща, шепчут лесные духи и завораживают своим пением апсары, а в следующую минуту, отрешившись от реальности, ловишь себя на том, что рассматриваешь поверхность замшелого камня, пытаясь прочитать в узоре его трещин древнее послание, открывающее связь между Макрокосмосом и Микрокосмосом (Black Stone with Drilling). Прекрасный и по-настоящему тантрический диск.

Tibet Shakti – Tibetan Singing Bowls Новый альбом не нуждающегося в представлении Мастера Эль Громер Хана неожиданно посвящен звучанию тибетских поющих чаш, что может немного удивить тех, кто ждет он него искусной игры на ситаре в сочетании с глубоким амбиентным наполнением, но зато наглядно демонстрирует стремление музыканта освоить новые звуковые пространства. Или, может быть, попытаться занять место, по трагическим, но необратимым причинам «освобожденное» его другом и коллегой Клаусом Визе? Что ж, прослушивание Tibet Shakti вызывает определенные ассоциации с творчеством почившего маэстро – правда, очень быстро выявляется разница в подходе двух исполнителей к такому непростому инструменту, как поющие чаши. Если Визе (когда отставлял синтезаторы в сторону) предпочитал извлекать звуки путем плавных и равномерных движений деревянным стиком по краю чаш, то Хан использует более традиционную для звуковых целителей эпохи нью-эйдж технику: он слегка ударяет по чаше и следит за медленно разливающимися резонансами и обертонами, отправляя за ними вслед новые звуковые волны — и так до бесконечности, для которой сложно придумать другой более подходящий саундтрек. Постепенно, продвигаясь по фонетическим отрезкам священного слова Samatha, замечаешь, что эти волны замедляются, минималистичный темп снижается, а вслед за ними замедляется и течение мыслей, приходит покой и осознание некоего перехода – в состояние прояснения и внутренней ясности, не замаранной хаотичным напором образов, воспоминаний и размышлений. Вместо них – чистота, свет, блаженство и подлинная тишина, обнаженная этими трансцендентными звуками. Конечно, Tibet Shakti – это, прежде всего, музыка для практики и медитации, она требует к себе внимания и не относится к категории тех релизов, которые можно просто послушать на досуге. Но за ее нарочито прикладным характером скрывается глубокое содержание и утонченное обращение со сложным (хотя на дилетантский взгляд очень простым) инструментом, позволяющим извлечь из себя максимум только в руках тонко чувствующего профессионала. Так что для кого-то новинка от Эль Громер Хана – «еще один альбом с чашами», а для кого-то – сокровищница звуков, позволяющая заглянуть, в первую очередь, вглубь себя, открывая высоты, не сравнимые с Гималайскими горами и глубины, сравнимые только с бесконечными просторами Космоса.

Another Kind of Silence Чем меньше доза – тем сильнее воздействие. Этот принцип, лежащий в основе гомеопатии (положительный эффект которой, впрочем, так и остается под вопросом) и парфюмерии лег в основу этого альбома Эль Громер Хана, музыка с которого была использована в фильме Highway World режиссера Мартина Шмитта – это, впрочем, сугубо справочная информация, не раскрывающая сути этой замечательной работы. Все ее суть – в понятии «минимализм», которому здесь соответствует тишина, та самая субстанция мистиков, дающая возможность познать всю чистоту и глубину звука, а заодно и познать себя, предавшись медитации, глубоким раздумьям или просто став участником чайной церемонии, для которой этот альбом, как и многие поздние релиза Хана, имеющие лейбл TeaTime, отлично подходят в качестве сопровождения. Треки Another Kind of Silence можно очень условно, но всем же разделить на три типа, разнящиеся только в том, каков их основной компонент. Здесь много чистого, невесомого, почти что неосязаемого амбиента, выстилающего тропки в миры абсолютного покоя и равновесия. Музыка не очень сложная и «навороченная», подкупающая как раз простотой и легкостью, за пеленой которой вас может посетить мечтательная сонливость, а вместе с ней легко вспомнить о «концертах сна» Роберта Рича, базировавшихся на примерно таких комфортных созвучиях. Иногда (и это второй тип) эти созвучия уплотняются до коротких клавишных импровизаций, оставляющих более существенные «следы» в невесомости парящих звуков. А тогда, когда привыкший к неким канонам от маэстро Хана слушатель начинает недоумевать по поводу отсутствия одного очень важного элемента звучания, то, пожалуйста, в дело вступает ситар, окончательно уводя от реальности, остающейся в памяти, пожалуй, только песнями арабских уличных музыкантов, да изредка пульсирующим трайбл-ритмом, иссушенным палящим солнцем пустыни и способным напомнить о многочисленных звуковых миражах, созданных Стивом Роачем. Эти ассоциации, однако, не значат, что Another Kind of Silence спешит кому-то подражать – это значит, что автор этого альбома находится на одной волне с мэтрами амбиента, создавая свою уникальную музыку, ставшую еще одним изысканным даром Тишины. Что еще нужно, чтобы отправиться прямиком в Нирвану? Разве что чашечку чая.

Far Go «Far Go» – фирменный амбиент от мастера Эль Громер Хана, узнаваемый в первых же секунд Jasmin Blossom Day и не теряющий своего гипнотического очарования до самых последних мгновений неожиданно склонившегося к джазу трека I Walk Everywhere. И это идеальная музыка для летней жары, помогающая пережить ярость палящего солнца хотя бы замещением образов: слушаешь эту музыку и тут же вырываешься из душных бетонных стен мегаполиса, уносишься куда-то на Восток (а, может быть, даже «когда-то», ибо время застывает и нарушает свой бег, смешивая эпохи), туда, где барханы, где пыльные улочки маленьких городков, жаркий песок на маршрутах Шелкового Пути, крики погонщиков верблюдов, вращающиеся в экстатическом танце дервиши, величественные дворцы и минареты. Все это здесь, среди расплавленного в полуденном зное электронном эмбиенте, формирующем дрожащие, растекающиеся в воздухе миражи, в медленно тающее марево которых вплетены этериальные голоса ангелов (или не менее загадочная немецкая речь), шелестящая, словно стелящаяся вокруг восточная перкуссия и глубоко спрятанный медленный ритм таблы, взбивающий нежные облака неоформленных, скорее, просто угадываемых мелодий. Конечно же, Эль Громер Хан не обходится без ситара, хотя этот инструмент выступает не часто и только «по делу», на нем исполняются классические индийские раги (посвященные учителям музыканта), усиливающие круговорот ориентальных образов в голове. Но часто музыка склоняется к неясным, полудремотным абстракциям, уходит в аморфный гул, обволакивающий и расслабленный, как послеобеденный сон. Far Go (состоящий по большей мере из нового материала Мастера, но содержащий также несколько переработанных треков с его предыдущих релизов), как и положено талантливой амбиентной работе, можно описать буквально двумя-тремя предложениями, не растекаясь мыслями по древу, в то время, как сами композиции опишут и покажут вам необозримо большее, уводя от реальности и даря полный покой. Красивая, объемная, никуда не спешащая музыка Вечности.

Inner Witness На своем новейшем альбоме маэстро Эль Громер Хан продолжает исследовать абсолютный Звук – тот самый Звук, который держит своими вибрациями в равновесии Микро и Макрокосмос, помогает остановить внутри каждого из нас кажущийся раздражающе-бесконечным внутренний монолог и устанавливает прочные взаимосвязи между прошлым и будущим, пронзая само Время. Если перед прослушиванием Inner Witness охватить беглым взглядом дискографию этого музыканта, особенно ее сравнительно «недавние» пополнения, то можно решить для себя, что Мастер и на очередном релизе продолжает использовать темы и приемы, уже неоднократно находившие отражение в его работах – но внимательному слушателю этот диск может раскрыться в роли opus magnum, творения, охватывающего все основные элементы творческой философии немецкого кудесника, и подводящее его к новым, непознанным еще никем рубежам познания музыки. В атмосферном, словно чуть растопленном полуденным маревом амбиенте, иногда склонном к интровертным абстракциям и порой к фрагментарности, когда слушателю является не законченная «музыкальная фраза», а ее мимолетный фрагмент, неосязаемыми миражами повисают и тут же возносятся восточные мелодии и философская невозмутимость ситара, то проводя тенью восточных минаретов сквозь пыльный зной арабских улочек, запечатленных в свое время на альбоме Sufi, то немного иронично «рассуждая» о глобализации и о влиянии ислама в современном мире (см. Universal Halal), одновременно напоминая об истории величественного Space Hotel. Или же неясными реверсами проносятся в тишине, навеянной Mahogany Nights, чьи-то сновидения, за которыми можно подсмотреть, следуя за тихими клавишными партиями, прозрачным гулом электроники и многообещающими (может быть, даже грядущим обращением к образам Kamasutra Experience) мягкими трансовыми ритмами, иногда нарочито восточно-архаичными, а иногда вполне современно-урбанистическими. Современность вообще играет большую роль в философии Хана – он явно не зацикливается, как многие, на зачастую герметически замкнутом восхищении прошлым, «мир сейчас» (взять, хотя бы, тот же джаз, сыгравший огромную роль в истории освоения звуковых и внутренних территорий) тоже кажется ему интересным и богатым на события и проявления того самого Звука, не знающего ограничений. Надо только уметь слушать, что Эль и делает на протяжении десятилетий, объединяя блаженную неподвижность ангельских голосов с динамикой реальной жизни, не разбивающей узоры из плотного дыма храмовых благовоний, а наоборот, придающий им завораживающе-необычные формы, манящие своей изменчивой неповторимостью. Как это делает и музыка Inner Witness, привносящая чувственность в состояние глубокой медитации и соединяющая все лучшее, что создано Мастером в необычайно плодотворном душевном и творческом порыве. Очередной шедевр, несущий ощутимую порцию гармонии этому миру: внешнему и внутреннему.

The Alchemy of Happiness У каждого человека свое представление о счастье, вот отчего так трудно вывести универсальную, всех устраивающую формулу этого состояния. Не скажу, что два выдающихся музыканта, чьи имена украшают обложку диска, смогли добиться определенного прогресса на пути познания счастья и его выражения с помощью музыки, но они однозначно добились того, чтобы в их творении в полной мере нашли свое воплощение все те аспекты, без которых добиться этого состояния все-таки нельзя: тут комфорт, покой, душевное равновесие и погружение в подлинную Тишину и Негу мироздания, за которыми уже существенным, но довеском следуют деньги, признание, здоровье и прочие важные, но в масштабах Вселенной, увы, быстро проходящие вещи. Альянс (который уже, увы, никогда больше не повторится по независящим от его участников причинам) Эль Громер Хана и Клауса Визе был давно уже ожидаем: соотечественники, избравшие для себя восточную философию и музыку в качестве жизненных ориентиров, они пересекались еще в группе Popol Vuh, да и вообще, их мировоззрения, казавшиеся такими близкими при прослушивании сольных работ, должны были выступить в роли магнита, притягивающего их друг к другу. И вот, в 2006-м, на свет появился диск The Alchemy of Happiness – час чистого наслаждения, который вы можете повторить бесконечное количество раз и все равно, эти благие и тихие звуки вас не утомят. Стилистически это нью эйдж, замешанный на глубоко ушедшем в восточные гармонии медитативных практик атмосферном амбиенте (судя по всему, за этой проникновенно-мягкий и чистый гул отвечает Визе, используя поющие чаши и синтезаторы, хотя формально его участие здесь обозначено ролью продюсера), поверх которого стелятся размеренные импровизации Хана на ситаре и скользящие гитарные звуки. Простое и эффектное сочетание, помогающее добиться эффекта «бесконечной музыки»: если вы поставите этот диск на repeat, то записанные на нем звуки будут медленно дрейфовать вокруг вас по комнате, раз за разом представая различными эмоциональными оттенками – в зависимости от момента, когда вы обратите на них внимание. Тем не менее, в этом умиротворенном фоне при желании можно найти все то, что ассоциируется с названием этого диска: немного трепетной романтики, заложенной в простой и гармоничной красоте скрытых здесь мелодий, немного ожидания какого-то чуда, ощущение полного покоя и сладкая истома, растекающаяся в груди медоточивыми индийскими рагами ситара, когда мир предстает местом понятным, светлым и комфортным, где всегда есть место добрым чувствам и людям. Как знать, может быть, одного из них ждет женщина с картины Эдварда Хоппера на обложке CD. Идеальная музыка для медитации.

Turya «Turya» приглашает в путешествие по миру, где время замедлило свой бег, и никто никуда не спешит. Где дремотные образы полуденных снов, в полном соответствии с заветами восточных мистиков, облекаются в физические формы и отправляются бродить по тихим улочкам городков, воссоздавая видения немного сказочного прошлого и живописные оазисы вдоль серых стен домов, на перекрестках дорог, возле железнодорожных путей, по которым неспешно катит Стамбульский поезд, в чьих окнах открываются живописные виды древней и прекрасной столицы. Двадцатиминутная поездка Stamboul Train станет для вас главным, связующим событием этого альбома Эль Громер Хана, на котором маэстро сконцентрирован на более электронном, амбиентном звучании, но не забывает отрабатывать и все характерные приемы своего творчества, наслаивая прозрачные звуковые миражи на медитативные раги, сыгранные на ситаре, задействуя в нужных местах клавиши и абсолютно неземные голоса (в частности, в The Paisley Handicap солирует Мартина Коппельштеллер, известная исполнительница классических произведений), обвитые дымчатым, растопленным звучанием синтезаторов. Каждая из композиций на диске имеет свое звучание, отличное по различным параметрам, что превращает альбом Turya в изысканный и сложный калейдоскоп, в котором оживают не только звуки, но и образы (как вполне реальные, так и абстрактные, отсылающие к индивидуальному духовному опыту) и даже запахи, эта пряная экзотика далеких восточных стран, окутывающая шафраном, корицей и дурманом храмовых благовоний. А что Стамбульский поезд? Он медленно набирает ритм (с помощью минималистичной перкуссии) и катит себе вперед, мимо пробегают его железные собратья, время скользит между необязательным вагонным диалогом, чашечкой ароматного чая и теплой дремой. Отличная вещь. Красочный и глубокий этно-амбиент от одного из лучших мастеров в этом деле.

Lalita Расплавляющий зной летнего полдня где-то в восточной стране, застывшей в своем существовании на тонкой грани между современностью и выжженной до седины древности. Приятно горчащий, медленно остывающий чай, результат продолжительной чайной церемонии. Звуки, влетающие в широко открытое окно, смешивающие умиротворяющий киртан и доносящийся из хриплого радиоприемника блюз. И дымка сонных миражей, с преобладающим на этот раз количеством прозрачных, манящих фигур, в очертаниях которых угадываются контуры женских тел – просто потому, что новый альбом немецкого маэстро Эль Громер Хана посвящен размышлениям о женственной ипостаси природы, мира и божественного начала, вот откуда в музыке Lalita впервые со времен совместного альбома c Аменией Куни, столько сладостных и мистических девичьих вокализов. Вроде бы не меняя привычной стилистики своего творчества, Эль Громер Хан выдает в должном количестве все те же медитативные треки, построенные на партиях ситара, нью-эйджевых клавишных, разливистом гуле поющих чащ, голосе Уте Громера, гитарных завихрениях, переливах и шумах от Питера Мауну, гипнотизирующем ритме таблы и манипуляциях с электроникой, за которые отвечает Эмиль Коррадо. Так рождается спокойный и уравновешенный амбиент, объединяющий что-то глубоко подсознательное с самыми обыденными вещами, окружающими нас со всех сторон, венчающий духовные практики и архаичные церемонии с высокой поэзией и современной андеграундной культурой (ну да, мистикам иногда приходится читать свои мантры чуть ли под хип-хоп бит, замедленный в несколько раз). И немного типичной Хановской абстракции, когда все понятное и знакомое истончается, трется об острые грани реальности, тает и стелется бархатистым, белым туманом, в очередной раз намекая на несущественность материальных объектов и повседневных ритуалов. И тогда приходят они: звуки блюза с улицы, горький чай, душная тишина полуденных снов и женские фантомы. Может быть, одна буква в названии альбома все-таки позволит ассоциации с героиней знаменитого романа, также ставшего женским символом? Тогда добавьте ко всему перечисленному еще и затертый книжный томик с вашим пальцем между страниц, выступающим в роли закладки. И музыку, музыку Эль Громер Хана, так чудесно передающую эту обстановку, тоже не забудьте – новый его альбом, кстати, чудо как в этом плане хорош.

Turya Турья – чистое, незамутненное сознание, просветленный ум, возвысившийся над двойственностями. Это состояние ума, вмещающее все другие возможные состояния – сна, бодрствования и сна без сновидений. То, откуда человек приходит и куда возвращается. Индийская философия разработала методы развития сознания до этого уровня при жизни человека. Если говорить обобщенно, то все сводится к тому, чтобы быть полностью погруженным в Сейчас, не упускать ничего из происходящего ни снаружи, ни внутри тела и ума. Все мысли, ощущения, все поступающие в сознание импульсы – все должно быть осознано, но при этом не подвержено оценкам, анализу, суждениям. Полное спокойствие, в основе которого лежит парадокс – быть во всем, наполниться миром до краев, и ни во что из этого не вовлекаться, оставаясь полностью неподвижным. Несомненно, это что-то из разряда искусств – «искусство быть», если можно так выразиться. Вот уже 40 лет, как музыка Ал Громер Хана витает в пространстве, где-то между стилями и обозначениями, между слушателями и радиостанциями. Его музыка полна свободного, тихого, умиротворенного дыхания. Музыка, дарующая простор не, сколько для воображения, сколько для размышления. Неспешные переливы индийского ситара, легко текущие амбиентные ручейки звуков и общая прозрачность всего музыкального полотна – все это делает музыку Хана больше, чем просто хорошим амбиентом. В ней есть прикосновение того, о чем шла речь выше – чистого, незамутненного сложными концепциями восприятия. Простое «быть» посреди такого же простого «сейчас». Что, как ни музыка, может помочь нам в этом, когда вокруг так много отвлекающих факторов, затягивающих в водоворот какой-то другой, искусственной и суетливой жизни. Как определить что искусственно, а что нет, спросите вы? Вопрос достаточно сложный, но ответить на него может каждый сам для себя. Ведь каждый человек всегда чувствует это, пусть и мимоходом, не придавая значения. Пока мы гонимся за чем-то внешним – красотой, деньгами, успехом, авторитетом, признанием, – что-то все равно остается и зовет, словно родимый дом. Место, которому принадлежат наши душа и сердце, которое находится ни где-нибудь, а внутри нас. Место, где ничего не требуется и никуда не нужно спешить. И если вы забыли туда дорогу, музыка покажет путь.


Интервью

Ал Громер Хан. Интервью для сайта KLEM.RU

Как начались ваши занятия музыкой? Каким образом возник интерес к Индии?

Я жил в Лондоне с 1966 по 1971 годы – в самый расцвет идей Flower Power. Индийская музыка для ситара была тогда на пике моды. В 1966 году я посетил концерт Рави Шанкара в маленьком клубе в Сохо. Публики было человек 50. Концерт организовал Тарик Али. Сама музыка в тот момент не произвела на меня особого впечатления. С таким же успехом я бы мог послушать и монгольскую музыку или музыку Бурунди. Мое подлинное посвящение состоялось в Вестминстерском аббатстве пару лет спустя на концерте Вилайат Хана (Vilayat Khan). Скажу кратко: Индия обладает древней и многослойной культурой. Если кто-то говорит вам, что ему интересны все аспекты индийской культуры, то, скорее всего, он никогда там не был. В Индии можно обрести величайшую мудрость и лицезреть величайшую глупость. Есть много вещей в индийской культуре, которые кажутся мне неприемлемыми, и в то же самое время другие аспекты ее культуры составляют ядро моей музыки и творческой мотивации. Все это я отразил в автобиографическом романе The White Mogul. В плане индийской музыки я связан только с Вилайат Ханом. (И в религиозном аспекте – с шактизмом). В течение семи лет я учился у младшего брата Вилайат Хана – Имрата, и прошел вместе с ним церемонию Гандхабанд – обряд посвящения, в 1975 году, после нескольких визитов в Индию. Уже много лет я не был в Индии, и не думаю, что в современной Индии я увижу что-то интересное для меня. Большую часть современной индийской музыки я могу ценить лишь в плане технического мастерства исполнителей, а не как достижение искусства. Большинство индийских музыкантов ныне смотрят на музыку как на ремесло, которым волен заниматься каждый. К тому же многие из этих музыкантов достаточно скучны в общении. Но все-таки есть очень важный фактор в музыке, фактор, на который мне постоянно указывал Клаус Визе: «Кто этот человек и кем он является? Чего он способен добиться?» Ответь для себя на эти вопросы.

Расскажите, пожалуйста, о вашей работе с Popol Vuh над альбомом Yoga.

В 1974 году я предложил президенту мюнхенского лейбла Prom Records Йехуде Цвику записать музыку для людей, которые занимаются хатха-йогой и нуждаются в музыке для релаксации. Он посмеялся надо мной и сказал: «Когда я хочу расслабиться – то пью шнапс». Я ушел от него и заговорил об этом с Флорианом Фрике. Он подумал, что идея музыки для йоги интересна и сулит коммерческий успех. В результате мы решились на совместный проект: он арендует нам студию и заплатит за запись, а я приглашу индийских музыкантов, обеспечу их жильем, питанием и расплачусь с ними. Как решили – так и сделали. Pandit Sankha Chatterjee играл на табле, Beena Chatterjee была вокалисткой, на саранги играл Peter Muller, а я – на ситаре. Сессия прошла удачно, Флориан забрал запись домой, сказав, что отправит ее своему лейблу в Кельне для издания. Прошли месяцы, затем годы – новостей не было. Наконец, однажды мой друг прислал мне из Италии диск – «Popol Vuh, Yoga – Флориан Фрике с индийскими музыкантами». На обложке была фотография Флориана на цветочном поле и более никаких имен. Затем альбом переиздали на CD. Чаттержди обиделся и спросил у меня, почему нет его имени. В начале 90-х я проконсультировался с адвокатом насчет того, как заставить Флориана хотя бы упомянуть имена музыкантов и заплатить авторские. Немецкое авторское общество GEMA потребовало от нас предоставить партитуры песен в европейской нотации. И хотя индийская музыка не может быть передана европейской нотацией – я сделал все, что мог. В GEMA засомневались, что партии ситара могут принадлежать мне, как вдруг однажды Флориан пришел в офис к моему адвокату и сделал официальное заявление, что я, по крайней мере частично – сочинитель этого альбома. Заявление было отправлено в авторское общество, и с тех пор я смог хоть что-то получить за Yoga. Хотя, по прошествии 20 лет, можно сказать, что прибыли оказались не слишком высокими. Мой адвокат рассказал, что Флориан выглядел человеком пьющим и болезненным, когда приходил к нему. Я уважаю Флориана за его интуитивное вИдение и творческую энергию, за его жертвоприношение на алтарь музыки. Что касается дел бизнеса... то я его давно простил.

На сборнике Hesse Between Music 1977 года есть ваша работа с Питером-Михелем Хамелем (P.M. Hamel). Это просто сессионная работа или вы хорошо знакомы?

Когда в 1971 году я вернулся из своей первой поездки по Индии, то был приглашен на вечеринку в доме Герда Штайна (Gerd Stein). Штайн несколько раз останавливался у меня во время моего пятилетнего пребывания в Лондоне. Там ему повезло официально раздобыть копию фильма Д.А. Пеннебейкера про Боба Дилана, благодаря чему Герд смог открыть в Мюнхене компанию по прокату и производству кинофильмов. На той вечеринке я и познакомился впервые с Флорианом Фрике, Клаусом Визе, знаменитостями из мира моды и музыки, а также с Питером Хамелем. Поскольку музыка для ситара была на пике моды – на следующий день мой телефон не остывал от звонков. Тогда завязались важные для меня в дальнейшем отношения. Питер Хамель тоже проникся ко мне чем-то вроде симпатии, но вскоре я понял, что в отличие от Клауса и Флориана, он был из тех людей, что смотрят на искусство как на средство, а не как на цель. Его академически сухое отношение к сочинению музыки, карьерное мышление и нацеленность на конкуренцию не внушали мне приязни. Я думаю, как композитор он не обладал собственным оригинальным вИдением. Я не увидел в его работах ничего интересного. Запись, которую вы упомянули, была сделана в студии Музыкальной Академии Мюнхена. Я играл старинную индийскую мелодию – рагу Бхайрави (raga Bhairavi), которую сделал популярной Вилайат Хан. Но это было ранее 1977 года – году в 74-ом. После этого я встречал Хамеля несколько раз, но в дальнейшем старался не попадаться ему на пути.

Расскажите об истории ваших совместных альбомов с Клаусом Визе.

Большая часть истории альбомов In High Places и Alchemy of Happiness уже рассказана мною в статье о Клаусе Визе. В восьмидесятые годы я и Клаус провели огромное количество времени вместе, экспериментируя со звуками. Клаус снимал две комнаты у своего коллеги Улли Шахтнера (Ulli Schachtner) в районе Весслинг. Эксперименты с предельно медленным и ровным звучанием, в ходе которых, как мне казалось, Клаус испытывал мое терпение, эволюционировали в альбом In High Places. Лично я никогда не был совершенно доволен дронами, которые тянулись целую вечность – у меня возникало подозрение: не пытается ли Клаус превратить в свое достоинство тот факт, что он не может просто сыграть на инструменте? Однако в некоторых случаях я ощущал, что музыкальный фрагмент может (и должен) звучать дольше, чем привычные 4-7 минут. Клаус постоянно вдохновлял меня на то, чтобы создавать более длинные версии коротких композиций. «Терапевтам для их работы нужны более продолжительные музыкальные фрагменты», – приговаривал он. Мне кажется, он в существенной степени ориентировался на этот сегмент рынка. Клаус услышал в In High Places что-то такое, чего не мог услышать там я. Он постоянно возвращался к высокой оценке данного альбома и думал, что его стоит переиздать на CD 20 лет спустя. Ну а я не разделял его отношения и сомневался насчет того, стоит ли переиздавать в цифровом виде кассету 1984 года. Сомневаюсь до сих пор. Клаус Визе оказал самое важное влияние на мои взгляды на музыку. Я уверен, что уже говорил об этом раньше: он беспощадно отвергал любое отношение к музыке как к развлечению, отвергал мысль, что музыка должна ориентироваться на запросы потребителей. Он настаивал: существует «музыка внутри музыки» (music inside the music), и ее нужно почувствовать и найти. С другой стороны, на мой взгляд, он выбирал очень общие и коммерчески ориентированные названия для своих альбомов, типа Zen и т.д. Что касается его участия в Alchemy of Happiness, то музыкально оно было более-менее близким к нулю. Однако именно Клаус открыл для меня произведения аль-Газали (Al Gazali) [средневековый персидский философ и мистик, один из основателей суфизма] и предложил использовать такое название альбома – «Алхимия счастья». Клаус считал, что именно эта музыка воплощает в себе «космос» великого суфийского поэта. Когда диск вышел в свет, жена спросила у меня с ехидцей: «А что Клаус реально сделал для этого альбома?» «Он ему понравился», – ответил я.

2015 год.

Огромное спасибо герцогу Альба с сайта klem.ru


Дискография

1970 Divan I Khas

1989 Music from An Eastern Rosegarden

1990 Mahogany Nights

1991 The God Perfume II

1993 Beautiful Marva

1994 Konya

1995 Monsoon Point [with Amelia Cuni]

1996 Attar

1996 Black Marble & Sweet Fire [with Kai Taschner]

1996 Kama Sutra [with Jorz Evers & Shah]

1997 Space Hotel

1998 Tantra Drums

2000 Almond Blossom Day

2000 Kamasutra Experience

2000 Sufi

2002 Future Lounge

2002 Lexus

2004 Tantra Electronica [with Emin Corrado]

2005 The Alchemy Of Happiness [with Klaus Wiese]

2006 Turya

2011 Foret Diplomatique

2012 Kula Jazz - Tantric Miniatures

2013 Far Go - Raga & Ambient Studies

2014 Tibet Shakti

2015 Lalita

2015 Utopia

2016 Chakra Noir

2016 Day of the Beloved


Ссылки

Биография

Музыка яркая и близкая душе – это музыка, характерная для пианиста Кевина Керна. Видимо не зря его очень удачный дебютный альбом In the Enchanted Garden довольно хорошо известен и является любимым более чем в 40 странах всего мира. Чудесные, ясные мелодии радуют сердце своим легким прикосновением. Эти близкие, поэтические композиции льются нежно и задумчиво. Тихим светом вливается перебор струн акустической гитары. Нет лишних приукрашиваний, простота, но вместе с тем необычайное богатство звуков фортепиано. Пятый альбом Embracing the Wind – еще одно мелодичное и поистине музыкальное путешествие к светлой стороне нашей жизни. Kern – мастер простых, незатейливых мелодий, очень добрых и искренних. Это идеальная музыка для отдыха и поднятия настроения. Многие из своих композиций Kevin пишет с мыслью о том, что они могут послужить фоном для занятия каким-нибудь делом или для отдыха, поэтому они очень мелодичные, без неожиданных резких звуков.

Его музыка нежна, как шелк и легка, как весенний ветер. Большинство композиций Embracing the Wind легкие, радостные и солнечные, но одна из них, возможно самая красивая, – Childhood Remembered – грустная и немного ностальгическая. Он записал композицию со скрипачом Jeremy Cohen'ом, сыгравшим замечательное соло, наглядно показавшем всю красоту и остроту этой вещи. Совместно с гитаристом Davis'ом Ramey Kevin записал такие композиции как Through Your Eyes, Bathed in Dawn's и A Secret Grove. Above the Clouds небольшая композиция, но очень красочная, витиеватая, чем-то напоминающая отрывки из мелодий Yanni, сыгранных на синтезаторе или фортепиано. Fantasia's Lullaby также очаровательна, наполнена теплотой и радостью новой жизни. Заключительная композиция альбома A Gentle Whisper вполне может сравниться с акварелью, нежным размытием цветов, без ярких красок и резких линий.

In My Life – четвертый альбом этого многими любимого пианиста, очередное собрание палитры чудесных мелодий, продуманных и законченных, великолепно им исполненных. В нем также можно заметить признаки ухода Керна в новую область творчества, где он развивает свой талант и предстает в новом образе. В этот альбом входят две прекрасные аранжировки на песни Элтона Джона и Леннона. In My Life поражает красотой и сбалансированностью композиций, радует сердце и успокаивает душу. Для альбома Summer Daydreams характерны необычайные сплетения звуков, состоящие из звучания скрипки, виолончели и кларнета, причудливо смешанных с мягкими, но яркими, звуками фортепиано. Это смешение настолько неуловимо и вместе с тем так необычайно красиво, что для очень многих почитателей new age и просто хорошей музыки, этот альбом будет просто неоценимым подарком. Простые и легкие, похожие на мелодии Шопена, композиции Керна неожиданно рассыпаются необычайными красками. Его прекрасная игра на фортепиано буквально очаровывает вас. Подобное очарование особенно характерно для альбома Beyond the Sundial. Этот альбом очень любим во всем мире. Мелодии Керна прекрасны в своей простоте, наполнены любовью и потому очень близки к сердцу.

More Than Words Морской бриз, одинокий пляж, волны докатываются до берега, размывая песок. Ласково блестящее заходящее солнце вот-вот и скроется за горизонтом. Тепло сердца, душевный покой, чрезвычайная легкость движений. Гармония, которая возникает как будто ниоткуда. Все это обретаешь, когда слушаешь музыку Кевина Керна. Нежное прикосновение пальцев извлекает из рояля нежные мелодии, они восхищают своей красотой. Инструментальная пластика дана не каждому композитору, но Kevin достиг в ней наивысшего мастерства. Музыка сердца, музыка души, музыка любви. Все эти слова относятся к его творчеству. Всего у композитора шесть альбомов, один из которых More Than Words, под музыку которого я и пишу эту рецензию. Новый альбом – это компиляция из старых вещей с двумя новыми композициями. Четырнадцать блестящих фортепианных вариаций, каждая из которых несет свое настроение. Оформление альбома просто великолепное. Нежные зелено-голубые тона, водопад падающих нот и одинокий рояль подчеркивают глубину фортепианных мотивов. Отличная музыка для отдыха и расслабления.


Дискография

1996 In The Enchanted Garden

1997 Beyond The Sundial

1998 Summer Daydreams

1999 In My Life

2001 Embracing The Wind

2002 More Than Words - The Best of Kevin Kern

2003 The Winding Path

2004 Asia Concert 2CD

2005 Imagination's Light

2009 Endless Blue Sky

2010 Harmony Moment 2CD

2011 Enchanted Piano

2012 Christmas

2013 Because I Love You [single]

2014 Always Near - A Romantic Collection

2016 When I Remember


Ссылки

http://www.realmusic.com/a_kern.htm - Официальный сайт

Биография

Кевин Кендл (родился в 1966 году) – музыкант и композитор, работающий в жанре захватывающей, атмосферной инструментальной музыки. Он использует клавишные, синтезаторы и сэмплеры для создания вызывающих звуковых ландшафтов, на которые затем накладываются звуки природы, которые Кевин записывает недалеко от своего дома в сельской местности Хартфордшира.

Участвовал в сборниках под псевдонимом Helios. Несколько альбомов записал в сотрудничестве с Llewellyn. Альбомы Aerial Vistas и Spring в своё время достигли высоких мест в Топ50 лучших инструментальных альбомов.

Его музыка вдохновлена природой и пейзажами и очень подходит для любой ситуации, где необходима успокаивающая атмосфера, например, для ароматерапии, терапевтических процедур или релаксации в домашних условиях. Тщательное программирование и подбор звуков придают музыке органичное, неподвластное времени звучание.

Кевин занимается музыкой с восьми лет и с тех пор создавал музыку для театров и продюсерских компаний, в том числе для телевидения BBC. Его музыка использовалась по всему миру в различных передачах, а серия альбомов Eventide Music была представлена на радио BBC в Великобритании.

Он давно осознал силу воздействия музыки на настроение и создающую атмосферу, а также её расслабляющие свойства. В 1992 году он начал выпускать альбомы своей музыки, чтобы слушатели могли насладиться её волшебным звучанием. Своеобразный музыкальный стиль Кевина сформировался из ощущения, что большая часть так называемой «нью-эйдж» музыки мало чем может заинтересовать слушателя и воспринимается безвкусной и неинтересной. В противоположность этому он выпустил ряд высококачественных альбомов, которыми можно наслаждаться как при активном прослушивании, так и в качестве фоновой музыки.

Будучи квалифицированным пилотом, Кевин находит дополнительный стимул для своей музыки, летая над вдохновляющими его пейзажами и паря среди захватывающих дух облаков.

«…Способность Кевина передавать ваши чувства поистине замечательна…» (Джаспер Лейбатт, журнал Ambience, Австралия).

Helios – это псевдоним, под которым Кевин пишет и продюсирует музыку в стиле чиллаут с 2002 года. Первым проектом, в котором он принял участие, стала серия Buddha Experience, состоящая из 5 двойных компакт-дисков с чиллаут-музыкой в стиле дзен. Некоторые из треков, созданных для этих дисков, также выходили под названием Project Rainbow.

В 2016 году Helios спродюсировал и смикшировал новую свежую компиляцию Paradise Chillout для лейбла Paradise Music. В него вошли 4 трека Helios, включая новый ремикс на классическую Tree Top, а также специально отобранные композиции из музыкальной линейки Paradise Music. Более часа свежего, расслабляющего, блаженного прослушивания, идеального для спа-салонов, лечебных центров, нейл-баров, а также для тех, кто ищет дома возможности для создания идеальной современной расслабляющей атмосферы.

Light from Orion – это первый релиз в новой захватывающей серии Кевина Кендла Deep Skies, музыка, вдохновлённая созвездием Ориона. Внимательно посмотрите на фон этой страницы. Это не сгенерированная компьютером графика, а фотография – это невероятное место действительно существует, это туманность Конская голова. В Орионе есть несколько удивительных объектов – звёзды-сверхгиганты, красивые звёздообразующие туманности – именно они послужили вдохновением для создания удивительных звуков на этом альбоме. Самые неземные и небесные звуки Кевина Кендла на сегодняшний день! «…Все отличительные черты лучших американских пионеров космической синтезаторной музыки середины-конца восьмидесятых, в сочетании с лучшими влияниями таких музыкантов, как Серри и Стернс. Но совершенно волшебное ощущение и атмосфера музыки отличают его даже от тех великих музыкантов…» (Энди Джи, CD Services, Шотландия).

Lagoon of Eternity – долгожданный второй релиз из захватывающей серии Кевина Кендла Deep Skies. Вдохновлённая созвездием Стрельца и множеством чудес, которые оно таит в себе, музыка этого альбома дрейфует и клубится, как и удивительные объекты, которые она описывает. Стрелец содержит множество красивейших объектов, включая туманности и звёздные скопления. Они изображены в завораживающих атмосферных звуковых облаках, в которых присутствуют никогда ранее не звучавшие «вихревые» текстуры, созданные Кевином специально для этого альбома. Среди объектов, отражённых в музыке этого альбома, – туманность Лагуна и Тройная туманность.

Light from the Pleiades – третий альбом из получившей широкую известность серии Deep Skies, вдохновлённый созвездием Плеяд, рассеянным звёздным скоплением, окутанным легендами и тайнами, этот альбом продолжает музыкальное путешествие в самые дальние уголки космоса. Семь главных звёзд в скоплении Плеяд названы в честь мифологических семи дочерей богов Атласа и Плейоны, и эти семь сестёр часто изображаются танцующими в радостной, похожей на транс задумчивости. Этот аспект передаётся в некоторых музыкальных произведениях мягким ритмичным звучанием, но при этом сохраняется огромное, просторное дрейфующее звучание, которым славятся Deep Skies. «…Это новая и захватывающая музыка – удивительная запись, появившаяся, казалось бы, как гром среди ясного неба…» (Билл Бинкельман, New Age Reporter, США).

Light from Andromeda – четвёртый релиз в получившей широкое признание серии альбомов космической музыки Deep Skies Кевина Кендла. Вдохновлённый внушающей благоговение галактикой Андромеды, также известной как M31, музыка этого альбома продолжает путешествие в глубокий космос, сопровождаемая бескрайними пространствами бесплотного, дрейфующего звука, где атмосфера и текстура заменяют мелодию, позволяя сознанию свободно блуждать. Галактика Андромеды – красивая спиральная галактика, расположенная примерно в 2,5 миллионах световых лет от Земли, в созвездии Андромеды. Вместе со своим близким двойником, нашей собственной галактикой Млечный Путь, они являются доминирующими гигантскими галактиками нашей местной группы. В отличие от большинства галактик, Андромеда и Млечный Путь фактически сближаются друг с другом, и их возможное столкновение или слияние произойдёт примерно через 4,5 миллиарда лет…

Illumination – пятый релиз в получившей широкое признание серии альбомов космической музыки Deep Skies Кевина Кендла. Вдохновлённый скоплением галактик в созвездии Девы и божественным великолепием Вселенной в целом, название альбома отражает не только свет, излучаемый этими удивительными небесными чудесами, но и представляет собой личное озарение и развитие духовного сознания.


Интервью

Красота заколдованного сердца

Когда я слушал ваши альбомы, я был удивлен: ваша музыка невероятно красива и гармонична. Она полна эстетики и интеллекта! Это просто божественные мелодии, которые помогают расслабиться и успокоить душу. Кроме того, использование звуков природы в вашем творчестве выполнено мастерски. Что вдохновляет вас на создание этой музыки?

Ну, во-первых, спасибо за добрые слова! Я очень вдохновлен природой и ландшафтами английской сельской местности, и я пытаюсь передать в музыке то, что я чувствую, когда я вижу дивный закат или красивое образование облаков. Живя в сельской местности, я могу легко записывать естественное звучание пения птиц или рек и ручьев на DAT (обычно очень рано утром!). Я делаю это, когда чувствую, что это будет гармонировать с музыкой, что это будет дополнять альбом.

Расскажите мне немного о вашем прошлом. Откуда вы? Когда вы начали заниматься музыкой? Ваш музыкальный стиль изменялся на протяжении многих лет?

Я родился в Perivale, в Западном Лондоне, в Англии, в 1966 году в доме, где жила моя семья, и где до сих пор живут мои родители. Дом находится рядом с полем для гольфа с большим количеством деревьев и шпилем церкви на расстоянии. Вид отличался в каждом сезоне. Осенью эфирные туманы поднимались и повисали на высоте талии башни со шпилем, утратив при этом вид ниже, но оставляя при этом очень ясным верх. Я ходил в школу через эти туманы, и эти странные пейзажи, которые и до сих пор очень вдохновляют меня в музыке, что я пишу сегодня. Вы можете услышать то, что я называю «туманной» звуковой текстурой всей моей работы. Есть еще кое-что, что очень сильно повлияло на меня, и хотя это может звучать как рядовое клише, это абсолютная правда! Был повторяющийся сон, в котором я слышал красивые мелодии. Я повторял музыкальные знаки, которые я теперь знаю, чтобы писать музыку похожую на музыку Стива Райха, Филипа Гласса и минималистской композиторской школы. Мне, наверное, было тогда приблизительно года 3 или 4, но я помню это очень ясно. Опять же, вы можете услышать это влияние в моей музыке. По воспоминаниям моих родителей, я обнаружил способности к музыке с очень ранних лет, подпевал песни на радио и пел детские песенки! Так что, мои родители отправили меня на уроки фортепиано, когда мне было 8 лет. В то время у меня не было большого интереса к гаммам и обучению музыкальным азам. Я был больше увлечен играми со своими друзьями! Итак, обучаясь музыке в течение примерно трех лет, я был очень близок к тому, чтобы бросить обучение. И тогда очень дальновидные учителя музыки в школе обратили мое внимание на Tubular Bells Майка Олдфилда, что играли тогда в школьном собрании в течение нескольких недель. Я был очарован этой музыкой, которая была ближе всего к той, что я слышал в своих музыкальных «гипнотических сеансах» моих ранних воспоминаний. Это ознаменовало для меня поворотный момент. Я начал с энтузиазмом писать свои собственные композиции для фортепиано. К концу этого учебного года, я дал первое публичное выступление моего собственного сочинения в этом же школьном собрании! Другой поворотный момент был, когда я обнаружил, синтезаторы. Впервые я услышал эту замечательную музыку на программе BBC о Ginger Baker, барабанщике из группы Cream. Я написал на BBC, спрашивая, что это была за музыка. Оказалось, что это была 3 + 3 с альбома Spiral Vangelis. У меня было много проблем с поиском этого альбома в магазинах в то время, и примерно через три месяца я обнаружил его в музыкальном магазине в разделе альбомов под названием Moog Synthesizer. Опять те же повторяющиеся, гипнотические линии были там, и целый ряд звуков, которые я никогда не слышал раньше – я обнаружил синтезатор! Теперь назад для меня не было пути. В дополнение к фортепиано, я научился играть на гобое, классической гитаре и на церковном органе в школе, правда, только до промежуточного уровня. Но я обнаружил, что опыт игры на духовых инструментах и гитаре дал мне неоценимое понимание того, как эти инструменты играют, что значительно помогло и помогает в адаптации моей сегодняшней техники игры, чтобы сделать звук синтезатора, как реального инструмента. Например, если вы играете на синтезаторе со звучанием флейты, но так, как вы обычно играете на фортепиано, то звук не будет похож на настоящую флейту. Но если выразить звук таким же образом как флейта, звук становится правдивым. Я очень верю в эту идею. Хотя в школе, я слушал Майк Олдфилд, Вангелис и также обнаружил (среди прочих) Tangerine Dream, Brian Eno, Томита и Iasos. Все они в значительной степени повлияли на мой музыкальный стиль сегодня. Кстати, Iasos стал теперь моим большим другом через интернет, что просто удивительно для меня! Но в музыкальной школе в то время, я, тем не менее, продолжал изучать классическую музыку. По окончании школы, я провел большую часть 1980-х годов в поп-мире, писал песни с известным вокалистом Карлом Чапманом. Итак, подведем итог, у меня есть широкий музыкальный кругозор в пределах от классики до поп, джаз, и нью-эйдж и эмбиент.

Вы объединяете много различных звуков в своих композициях. Я прослушал много ваших альбомов и наслаждался очень высококачественным продуктом, если можно так сказать: вы не только отличный композитор и исполнитель, но и звукорежиссер очень высокого уровня. Что вы считаете самым важным аспектом создания музыки? Какие инструменты вы хотели бы использовать больше всего и почему?

Я самоучка, как инженер и продюсер. Когда я начинал писать свои собственные композиции, я экспериментировал с маленькими кассетными магнитофонами, делал примитивные многодорожечные наложения путем прослушивания одной дорожки, записывая другую, наращивал слои музыки частями. Очевидно, что качество звука было тогда ужасно! Но это не прошло даром, это дало отличную подготовку в основных методах многоканальной записи. Но я прогрессировал, моя студия постоянно обновляется новыми предметами записывающего оборудования и инструментами. Многоканальная запись и массив синтезаторов как старых, так и новых, дают огромную палитру звуковых возможностей. Я думаю, что самое главное для меня в создании моей музыки является практика работы: я эволюционировал. Для меня, производство и инженерная сторона музыки является неотъемлемой частью процесса творчества. Так как я использую много реальных звуков, я не могу работать в традиционном стиле, где все части вначале записываются на магнитную ленту или жесткий диск, а затем позднее сводятся, добавляются эффекты, реверберации и так далее. Синтезатор конечно может звучать совершенно по-разному и без определенного эффекта, но для меня эффект или некая изюминка должен быть там с самого начала. Другими словами, для меня традиционное сведение и производственные фазы записи развиваются наряду с процессом выстраивания композиции. Если говорить о моем любимом инструменте, то я должен сказать, что это синтезатор Roland JV-1080. У меня есть выбор Roland и Korg, но JV-1080 выделяется как чудесная универсальная «рабочая лошадка», которая всегда дает желаемые результаты. Он способен создавать невероятно магические, плавучие, фоновые текстуры, которые я люблю использовать, плюс великолепный звук сольных инструментов, таких как фортепиано и духовых. Хороший друг, тоже музыкант, спросил меня однажды, какой инструмент я использую. Когда я сказал, что это в основном Roland JV-1080, он воскликнул: «Этого не может быть – он у меня есть!» Этим я хотел подчеркнуть универсальность инструмента – он будет звучать совершенно иначе в руках другого музыканта. Большая часть моей музыки сосредоточена вокруг этого инструмента.

Давайте поговорим о вашем лейбле Eventide Music. Скажите, пожалуйста, как все начиналось? Какие альбомы, выпущенные Eventide музыки наиболее дороги вам и почему?

Достигнув отсутствия интереса написания поп-песни, я вернулся к своим нью-эйдж музыкальным корням, и к идее записи альбома в этом стиле. Это было в 1991 году, сразу после того как мы встретились с моей будущей женой Джули и немногим позже поженились. Мы провели наш медовый месяц на греческом острове Родос, где нашли замечательный уединенный залив. Там мы провели много времени, просто расслабляясь на берегу моря. Я чувствовал вдохновение от звука набегающих волн на берег, и я начал сочинять музыку в голове, что я делаю довольно часто. Когда пришло время возвращаться домой, я написал первую половину того, что стал моим альбом Watermusic, который я записал в начале 1992 года. Все это, конечно, стало возможным в связи с появлением DAT, доступным средством высококачественной цифровой записи. Я отправил Watermusic шести дистрибьюторам, работающими с направлением нью-эйдж в Великобритании, и двое из них были заинтересованы в альбоме. Я издал альбом в Anam Music, небольшой новой дистрибьюторской компании, год спустя. В 1993 году там же вышел и второй альбом, Autumn, но в начале 1994 года Anam Music закрылись, и я столкнулся с проблемами поиска нового лейбла. Работая с Anam Music, я понял, что надо открывать собственный лейбл, что и было сделано. В то же время, я начал работу над альбомом, вдохновленный погодными проявлениями природы, происходящими вечерами. Я остановился на имени Eventide, так же как и для этого альбома. Это имело эффект, и имя Eventide прочно утвердилось в сознании людей в области New Age музыки. Я продолжал выпускать по альбому в год на лейбле Eventide Music, делать все сам – записи, производство и продажу. Интересно, что в одной из этих шести компаний, в которые я предлагал Watermusic, встретил Джеймса Ашера, который почувствовал, что в Watermusic было что-то новое, чтобы предложить слушателю, и мы подружились. С помощью Джеймса я познакомился со многими исполнителями New Age. Мой альбом 1995 года First Light, вдохновленный восходами, был записан у Джеймса Ашера в Starfield Studios в Лондоне, и Джеймс еще стал сопродюсером. Мы по-прежнему с ним очень хорошие друзья. Следующими альбомами были Aerial Vistas в 1996 году, вдохновленный видами пейзажей с воздуха, как воображаемая поездка на воздушном шаре, и Spring в 1998 году, вдохновленный сезоном духа возрождения и новой жизни. В течение этого периода у меня родились два классных парня, Сэм и Том. Aerial Vistas, Spring и свой последующий Clouds я посвятил им.

Хочу отметить, что вы сочиняли музыку, которая была использована для театральных постановок и на телевидении, в том числе и на BBC. Расскажите, пожалуйста, об этой стороне вашей творческой работы?

Еще в школе я писал музыку для постановок в Questors театра в Илинг, в Западном Лондоне. Также я записывал музыку для пилотной программы BBC Television под названием «Море веры», которая помогла продажам за рубежом. Музыка на моей Eventide публикуется в библиотеке музыки, и в этом качестве была использована на многих телевизионных и вещательных программ по всему миру, особенно в Японии, что само по себе очень интересно!

Вы играли на клавишных в течение пяти лет с группой McCalla совместно с известным вокалистом Ноэлем МакКэлой и саксофонистом Энди Гамильтоном. Расскажите об этом периоде вашей музыкальной карьеры более подробно.

В конце 1980-х годов, я искал новый стиль, новое направление. Однажды моя сестра убедила меня послушать группу, в которой, как она считала, были блестящие музыканты. Я пошел на концерт на самом деле не ожидая ничего особенного, но я обалдел от чистой музыкальности и превосходного вокала Ноэля МакКэла. Они играли самую блестящую смесь джаза и соул, и это был набор тех признаков очень высокого качества исходного материала, который для меня является тем, что мне тогда было очень интересно. Я немного понаслаждался записями, а потом подошел к группе и предложил свои услуги на клавишных. Просто в то время они искали музыканта, чтобы замещать регулярного клавишника. Через две недели после этого, я был уже с ними на сцене. Партии клавишных разучил по кассетным альбомам, что они имели в те времена! В течение следующих пяти лет я сыграл много концертов с ними по всей Великобритании, мы играли на площадках, таких как Jazz Cafe в Лондоне, и я стал их постоянным клавишником. Я также записал два альбома с ними, Push & Pull и Hot from the Smoke. Это была большая честь быть связанным с музыкантами такого калибра, которые играли с такими мэтрами как Пол Маккартни, Мэдди Прайор (от Steeleye Span) и Mанфред Мэнн. Ноэль МакКэлла еще пел в Earth Band Манфреда Манна. Он остается, на мой взгляд, одним из величайших вокалистов соул в современном мире. Я ушел из группы в 1996 году, в ожидании появления моего первого сына, Сэма.

Как у вас произошло «знакомство» с New World Music? Хочу отметить, что они выпустили не менее трех ваших альбомов в 2000 году! Планируете ли вы дальнейшие релизы с New World Music?

Я оказался в центре внимания New World Music летом 1998 года через моего давнего друга музыканта Llewellyn. Они попросили о встрече и предложили мне контракт на запись для их лейбла, который я принял. На первой встрече мы обсуждали возможные концепции альбома. Одна из идей, которую я желал воплотить, была вдохновлена облачными образованиями, и так уж случилось, что председатель Нового Света рассматривает эту концепцию в то же время – счастливое совпадение! Я работал над Clouds в течение последующего года, и, завершив работу осенью 1999 года, у меня запланированы еще релизы с New World Music в 2001 году, и я ожидаю дальнейших проектов в 2002 году.

Давайте поговорим о ваших альбомах более подробно. Ваши атмосферные релаксации из альбома Clouds вдохновлены красотой неба. Расскажите мне о вдохновении альбома.

Я уже давно был вдохновлен постоянно меняющимися формами и настроениями, что облака создают в небе. Существует тенденция, что та красота, что происходит у нас над головами, считается само собой разумеющейся для большинства людей, и это печально! На самом деле в облаках существует огромная красота и величие, что я и хотел донести до слушателя, причем специфичные для каждого типа облаков. Это был замечательный проект, я исследовал облачные образования, что заставляет их формироваться, на каких высотах, и т.д. Этот альбом был для меня отличной возможностью использовать легкие, воздушные, плавающие текстуры, которые стали визитной карточкой моей работы. Тем не менее, более мощная, величественная сторона моей музыки показана на треке «кучево-дождевых», ведь грозовые облака иногда называют «наковальней». В таких тучах есть потрясающее величие. Для другого трека я создал звуковой коллаж, изображающий сильные восходящие потоки воздуха, расширяющиеся облака во внешних слоях атмосферы. Это можно услышать на треке, начинаясь как глубокий гул, двигаясь вверх по частотному спектру, ведущей в каждой крещендо музыки.

Альбом Pure Peace является оригинальной обработкой знаменитой Pachelbel Canon. Вы работали над этим проектом вместе с Llewellyn, другим музыкантом активно работающим для New World Music. В этом альбоме можно также услышать мягкий вокал жены Llewellyn Джулианы. Что привело Вас к сотрудничеству с этими талантливыми музыкантами?

Как упоминалось ранее, я знал Llewellyn и Джулиану задолго до того, как мы все стали работать с New World Music, и вообще, мы живем очень близко друг к другу в Хартфордшире! Мы всегда хотели сделать вместе альбом, и когда появилась такая возможность, сделали в стиле New Age версию известной Canon Pachelbel.

Почему вы решили интерпретировать такую известную работу? Ваша версия Canon идеально подходит для медитации и в терапевтических целях.

Существовало несколько предыдущих New Age версий Canon Pachelbel. В своей версии Pure Peace, мы хотели создать качественный вариант Canon, который был бы приятным и его было бы интересно слушать, просто как музыку, но также пригодной и для фона, для отдыха. Llewellyn и я изобразили поток, начиная с его источника высоко в горах, стекающего через леса и деревни, дальше он набирает силу и размер и вырастает в реку. Наконец река достигает моря, где ее путешествие обретает естественный финал. Мы решили, что я буду производить интерпретацию Canon изображением горных источников реки и ее путешествие по сельской местности к морю, а Llewellyn будет производить свою собственную интерпретацию изображая сам океан. Моя часть Source to Sea начинается высоко в свежем горном воздухе, Canon едва узнаваем, но постепенно проявляется к главной теме струнного оркестра. Я попытался с уважением относиться к оригинальному произведению, с помощью звука струнного оркестра в различных частях, но попытался вдохнуть новую жизнь в эту музыку моего собственного музыкального видения. В отличие от этого, в интерпретации Llewellyn в By the Shore больше окружающей среды, его собственного стиля, использования кельтских звуков и замечательного мягкого вокала Джулианы. Скрипичные партии играл Тори Донован. Мы оба очень довольны получившимся альбомом, он стал одним из самых популярных альбомов, издававшихся в New World Music!

Кевин, скажите, практикуете ли вы медитацию или любые другие духовные техники? Каковы ваши взгляды на духовность в целом?

Я полностью открыт в духовных вопросах. Я считаю, что есть жизненная сила намного больше и сильнее, чем человеческая раса, которая имеет силу творения и регенерации. Может быть, это то, что мы знаем, как «Природа», может быть, что-то еще – я не знаю. Я не религиозен, хотя я знаю, должна быть своего рода жизнь после смерти – есть слишком много доказательств, чтобы утверждать обратное! Я не практикую фактические техники медитации – моя самая большая любовь, это любовь к музыке, и это главная сила в моей жизни. Я получаю от нее все, что нужно. Радость и эмоции я испытывал не так давно, например, когда прослушивал качественно новую часть моего нового трека. Это невозможно описать словами, и это чувство, вероятно неизвестно для большинства людей, за исключением, думаю, других музыкантов. И именно это чувство, очень близко к духовности, как я могу себе это представить!

Кто из других музыкантов, какие другие музыканты New World Music вам наиболее близки?

Я счастлив, что вступил в контакт со многими ведущими музыкантами в области New Age музыки, как и тех, кто работает с New World Music, так и тех, кто работает самостоятельно. В New World Music, я бы назвал Llewellyn, James Asher, Medwyn Goodall и Stuart Jones особенно хорошими друзьями. Я выполняю мастеринг для New World Music, подготавливаю студийные записи других музыкантов для выпуска на CD, поэтому я имею дело со многими другими художниками New World Music, но я знаю их не так хорошо. Вне New World Music, мы хорошие друзья с Найджелом Шоу (Nigel Shaw), действительно талантливым, успешным и независимым New Age музыкантом в Великобритании. Найджел работает в Seventh Wave Music и очень много помогал мне на протяжении многих лет с советами и контактами. Мартин Уокер, который пишет для Sound, также мой большой друг и талантливый независимый New Age исполнитель. Он работает на Yew Tree Music в своем доме в графстве Глостершир. Я также знаком по интернету с Тони О'Коннором (Tony O'Connor) из Австралии, он очень лестно отзывался о моих альбомах, а также из Австралии с Яном Камероном Смитом (Ian Cameron Smith), блестящим гитаристом, с которым я встречался несколько раз во время его визитов в Великобританию. Ян, по сути, только что записал несколько прекрасных классических гитарных партий для моего следующего альбома! Как я уже говорил, я был взволнован, когда познакомился с одним из моих музыкальных кумиров Iasos по электронной почте пару лет назад. Я не забыл еще, как купил его альбом The Angels of Comfort в 1978 году, когда мне было 12 лет и как был взволнован ее небесными текстурами. Это здорово, что на сегодня он является действительно уникальным музыкантом и без сомнения одним из истинных пионеров New Age музыки!

Я почти забыл спросить вас о другом проекте Tarot, который был выпущен в New World Music в 2000 году. Что вдохновило вас написать и исполнить музыку для этого проекта? Разве это, так или иначе, связано с вашими интересами в жизни?

Я был очень взволнован, имея возможность работать над этим альбомом. Работая в тесном сотрудничестве с хорошо известным экспертом Таро здесь, в Великобритании, Стивом Хаунсомом, я выпустил альбом с изображением первых 11 карт Старших Арканов колоды карт Таро. Я очень мало знал о Таро, когда начал проект, но с помощью Стива, я узнал все о символике и энергиях, связанных с каждой карты. Это очень позитивный альбом, и я чувствую, что он содержит кое-что из моей лучшей музыки на сегодняшний день. Некоторые люди, мне кажется, боятся Таро по незнанию. Это просто не тот случай. Стив использует Таро лечебным образом, чтобы освободить энергию и привнести комфорт. Я провел 14 месяцев работы над альбомом Tarot, прилагая все усилия, чтобы включить в музыку, насколько мог, уникальную энергию каждой карты. Во время записи этого альбома, были моменты, когда я не чувствовал себя полностью ответственным за музыку. Я творил, почти как если бы у меня была помощь извне. Для меня Tarot особенный – это альбом, которым, я надеюсь, люди могут наслаждаться просто как музыкальным альбомом – вы не должны быть связаны с Таро, чтобы слушать эту музыку!

В общем, каковы ваши жизненные интересы и увлечения? Расскажите о вашем доме и семейной жизни. Что вам нравится, что вы делаете помимо создания музыки?

Мои интересы довольно широки, хотя у меня немного свободного времени, чтобы отдаваться сполна любому из них! Я люблю просто проводить время дома с семьей, с Джули, Сэмом и Томом. Мне нравится заниматься в моем саду, и мне очень нравится готовить, особенно тайскую пищу. Я также увлекаюсь фотографией. Мы живем рядом с маленьким рынком города Бэлдок, находящегося в сельской местности Хартфордшир, примерно в 50 милях к северу от Лондона. Бэлдок имеет римские корни, и наш дом на самом деле стоит на месте первоначального римского города Бэлдок. В городе есть много интересных старых зданий, некоторые дома датируются 16-го веком и в настоящее время в них находятся рестораны.

Я должен спросить вас о ваших творческих планах! Что за альбомы мы можем ожидать от вас в ближайшем будущем? Каковы ваши долгосрочные планы?

У меня со дня на день выйдет новый альбом под названием Pure Dreaming, который рисует идеальный день в музыке, от свежей утренней атмосферы первого трека Skylark, вдохновленного пением птиц, мы слышим также локально весну и лето. В последнем треке Nightfall день заканчивается. Я почти закончил работу над еще одним альбомом, который будет называться Flowers, изображающим в музыке 8 из моих любимых цветов. Это тот альбом, в который Ян Камерон Смит добавил несколько превосходных классических гитарных партий. Эта музыка будет и поднимать настроение и расслаблять!

Вы принадлежите к поколению новой эпохи художников. Как бы вы охарактеризовали в музыке New Age себя? Почему вы работаете в этом жанре?

Вы правы, есть новое поколение композиторов New Age. С моей собственной точки зрения, я пытаюсь создать музыку высокого качества, которую интересно слушать. Слишком много так называемой New Age музыки в прошлом, было невероятно мягким и скучным. Я был разочарован во многих случаях при покупке релизов New Age – скучно и неинтересно. Так что, я всегда стараюсь создавать музыку, имея в виду конечного слушателя, и прежде всего, в виде альбома, который можно слушать, но также и пригодным для использования для медитации или релаксации. К счастью, этот акцент на качество музыки, кажется, набирает силу, и более мягкая и примитивная музыка отойдет на второй план. Надеемся, что это приведет к некому креативу фантастической музыки в ближайшие годы! Я работаю в этом жанре музыки просто потому, что я люблю его – я был в контакте с ним прямо с тех ранних грез с их гипнотическими звуками, и он предоставил мне способ выразить себя в звуке.

И, в заключение, я хотел бы спросить вас, не хотели бы вы сказать что-нибудь своим поклонникам в Беларуси и России?

Я хотел бы поблагодарить Нью-эйдж любителей в Беларуси и России, за то, что нашли время, чтобы прочитать это интервью, и надеюсь, что моя музыка может коснуться их жизни в некотором роде. Музыка является универсальной формой общения, которая превосходит любые языковые барьеры – через него я посылаю вам свою любовь и самые теплые пожелания. Я также хотел бы поблагодарить вас, Серж, за приглашение принять участие в этом интервью – спасибо!

Серж Козловский, 2001 год.


Дискография

1993 Autumn

1994 Eventide

1995 First Light

1996 Aerial Vistas

1998 Spring

2000 Clouds – Music Inspired by the Beauty of the Sky

2000 Pure Peace [with Llewellyn]

2000 The Mind, Sould & Body Series – Tarot

2001 Flowers

2001 Pure Dreaming

2002 Music for Yoga Volume 1 – Relaxing Yoga

2003 Deep Skies 1 – Light from Orion

2003 Butterflies

2004 Deep Skies 2 – Lagoon of Eternity

2004 Distant Horizons vol. 1 – Music for Reiki

2004 Distant Horizons vol. 2 – Music for Reiki

2006 Journey to Atlantis [with Llewellyn]

2007 New Age Atmospheres – Tranquility [with Rod Jones]

2007 The Medicine of Sound [with Venerable Choesang & Chris Conway]

2007 Water Music

2007 Winter

2008 Deep Skies 3 – Light from the Pleiades

2010 The Mandarin’s Garden

2011 Deep Skies 4 – Light from Andromeda

2011 Summer

2012 The Leaves of Paradise

2013 Clouds 2 – Music Inspired by the Beauty of the Sky

2014 Deep Skies 5 – Illumination

2015 Rise – Peace Meditations with Music [with Richard Lawrence]

2016 Journey to Atlantis – Extended Play [with Llewellyn]

2016 Journey to Atlantis – Hidden Treasures – Single Edition [with Llewellyn]

2018 Terra – Music for Mother Earth

2020 Deep Skies 6 – Laniakea

2020 Evening Reflections [with Jack Golding]

2021 Deep Skies Live Experience 2CD

2021 Inner Peace – Wellness & Harmony

2021 Peaceful Mind – Wellness & Wellbeing

2022 Insight

2022 Aurora

2023 Norfolk Landscapes

2023 Sand Patterns – Chillout Mix

2024 Afterglow


Aetherium

2005-Music for Relaxation & Healing – Healing Gold

2006 2006-Music for Relaxation & Healing – Chakra Gold

2013 Music for Relaxation & Healing – Healing Gold – Full Album Continuous Mix

2013 Natural Sounds with Music – Tibetan Healing Bowls with Relaxing Music

2014 Music for Guided Meditation – Full Album Continuous Mix

2014 Music for Relaxation & Healing – Chakra Gold – Full Album Continuous Mix – Bonus Edition


Helios

2016 Paradise Chillout – Extended Play

2016 Paradise Chillout – Tree Top


Ссылки

http://kevinkendle.com/ - Официальный сайт

Биография

Detlef Keller родился в 1959 году в Дуйсбурге, Германия. В 1974 году купил свой первый синтезатор – Crumar DS2. Вдохновленный примером Клауса Шульц, Tangerine Dream и Vangelis, он приобретает Crumar Performer, Korg MS10, Korg SQ10, Korg  JX3P, Korg JX8P и т.д. и в последующие годы начинает писать такую же музыку. В 1993 году он выпустил компакт-кассета Klanggedanken, которую он предлагает исключительно в кругу знакомых.

В ноябре 1993 года он знакомится в Гельзенкирхене с голландским ударником и клавишником Bas Broekhuis и на лейбле Audioworks появляется первый компакт-диск The Story of the Clouds. Весной 1994 года Bas знакомит его с Mario Schoenwaelder.

В июле 1994 года он посещает в Берлине летний фестиваль в планетарии на Munsterdamm. Там Bas и Mario приглашают его присоединиться к ним в сентябре и выступить на первом совместном концерте. Это будет его первое выступление на публике! Трио Broekhuis, Keller & Schoenwaelder основано!

Different Faces Это очевидное продолжение работы The Other Faces. Открывает путешествие первый очень неплохой секвенсорный эпизод, со временем (примерно к 6 минуте) повышающий темп. Затем тембр изменяется, становясь более резко определенным. Насыщенные клавишные вновь расцветают, но принимают более гипнотический оттенок. Темп энергичен, но все же смягчен. К 9 минуте, музыкальные «петли» становятся более плотными, и в целом музыка захватывает. Интенсивность нарастает, активный секвенсорный звук приобретает Jarre-подобный характер. Различные элементы в звуковых мелизмах медленно начинают понижаться, оставляя главную последовательность, и это происходит весьма умело. И когда кажется, что энергия уже никогда не будет исчезать, с началом восемнадцатой минуты, секвенсорные отступают полностью, уступая плывущей атмосфере, и после почти 27 роскошных минут трек наконец заканчивается. Face Four – более короткая дорожка, менее 13 минут, и потому сразу открывается секвенсорной последовательностью, без долгих «фанфар», и в скором времени добавляются струнные. Через четыре минуты мы снова оказываемся в середине великолепной среднетемповой пьесы, которая прекрасно комбинирует различные электронные стили. Энергия здесь более ограниченна, чем в более быстром первом треке, но это только приятно. Без сомнений, любой трек этого компакт-диске является по-настоящему синтетическим и электронным. Заключительная дорожка наиболее длинная и представляет собой наиболее классические Schulze-подобные пассажи. Клавишное соло медленно блуждает в течение первых минут, мало чем отличаясь от моих любимых работ Klaus Schulze подобно его Body Love Vol. II. В то время как это продолжается, медленно нарастает пульсирующий секвенсорный темп, который терпеливо ведет нас, даруя наслаждение путешествием. До самого конца музыка остается спокойной и сдержанной, возвышенно заканчивая великолепный диск.

Entspannung Pur – Pur Relaxation – Wonderful Healing & Chill Out Music По началу, конечно, эта идея кажется немного странной: три известных исполнителя электронной музыки, представители последнего действительно имеющего вес поколения «берлинки», решили записать музыку для релаксации и медитации, которую многие слушатели презрительно называют звуковыми обоями. Идея тем более выглядит странновато, если учесть, что пик подобных, зачастую даже лишенных упоминания их авторов релизов (с морем на обложке, предложением откинуться на спинку кресла, закрыть глаза и визуализировать райские уголки планеты, с необязательным, но частым DVD с видовыми зарисовками) уже прошел. Правда, стоит вспомнить о том, что после развала культового лейбла Innovative Communication многие его резиденты кинулись сочинять такую вот музыку и продавать ее через DaMusic, компанию, имеющую прямое отношение к деятельности Manikin, так что некое «следование заветам» в этом неожиданном релизе можно найти. Неожиданном, но, безусловно, интересном, никак не фоновом: все-таки за ваш релакс здесь отвечают музыканты с большой буквы, четко знающие свое дело. Детлеф Келлер в Regeneration постоянно помогает регенерировать простой, но привлекательной мелодии, пропуская ее через моменты растворяющей тишины и через достаточно яркие, оркестровые пассажи, растворенные в льющемся свете морского рассвета. Мелодия, как сказано, простая, буквально сыграна двумя пальцами, но способна задеть: не только расслабленным настроением, сколько некой затаившейся меланхолией, от которой совсем недалеко до светлой, романтической грусти. Марио Шонвальдер выстраивает свой трек по канонам берлинки, начиная с длинного, амбиентного вступления, из абстракций которого совсем не ясно, во что все может развиться в дальнейшем. Потом возникает неплохая, но уже менее ощутимая, нежели у предшественника, тема, мягкие секвенции и синтезаторные калейдоскопы, заставляющие образы, возникающие перед вашим внутренним взором, постоянно меняться, не успевая обрести четкость форм и оставаясь аморфными, дремотными видениями. Томас Фангер решил соблюсти вообще все традиции нью эйджа, взяв за основу The Inner Light мотивы индийских раг, звуки тамбуры и ритмы таблы, плюс характерный электронный бэкграунд. Его трек, пожалуй, больше всего подходит для визуализации обложки этого релиза, это приятная, легкая и манящая своими образами вещь, под которую можно плодотворно помедитировать. Удачный жанровый эксперимент. Снобам от электроники, свято чтущих берлинку и ее адептов за что-то «прогрессивное», может не пойти, но это не вина Томаса, Марио и Детлефа – надо просто уметь расслабляться. Для этих целей и был записал данный альбом. Как-нибудь осенним или зимним вечером вернитесь к нему и впустите тепло, солнце и море в свою жизнь снова.


Дискография

1989 Live in Concert Berlin [with Mario Schonwalder & friends]

1994 The Story of the Clouds

1996 Loops & Beats 2CD [with Mario Schonwalder]

1996 Ways of the Rainbow

1997 444 Oscillators - More Loops [with Mario Schonwalder]

1997 Gladbeck Live [with Mario Schonwalder]

1997 Live At Markus Kirche 2CD [with Mario Schonwalder]

1997 Sakrale Tone [with Mario Schonwalder]

1997 The Other Face

1998 Concerts 2CD [with Mario Schonwalder]

1998 Masquerade

1998 More Loops [with Mario Schonwalder]

1999 Behind the Tears

1999 EM – Weihnacht

1999 The Annazaal Tapes [with Mario Schonwalder][bootleg]

1999 The Two Piece Box [with Mario Schonwalder]

2000 Bologna 2000 [with Mario Schonwalder]

2000 The Reason Why... Live At the Jodrell Bank [with Mario Schonwalder]

2000 The Reason Why... Part Two [with Mario Schonwalder]

2001 Gorlice [Live Poland] 2CD [with Mario Schonwalder]

2001 Jodrell Bank 2001 2CD [with Mario Schonwalder]

2001 One Summer Night in Galicia 2CD [with Mario Schonwalder]

2001 The Reason Why Part. II [with Mario Schonwalder]

2002 Different Faces

2003 Noir [with Mario Schonwalder]

2004 Eintrittskarte [with Mario Schonwalder & Friends]

2004 HJ 2004 [with Mario Schonwalder][bootleg]

2004 Timeshift [with Mario Schonwalder & Friends]

2005 Harmonic Steps 2CD

2006 Concerts 2CD [with Mario Schonwalder] [reissue]

2007 Loops & Beats 2CD [with Mario Schonwalder] [reissue]

2011 Long Distances [with Mario Schonwalder]

2013 Entspannung Pur - Pure Relaxation [with Thomas Fanger & Mario Schonwalder ]

2013 The Reason Why - Live at the Jodrell Bank 2CD [with Mario Schonwalder]

2014 M.O.B.S. - Aus dem Nichts

2016 Collectors Items (1996 - 2007) [with Mario Schonwalder]

2016 The Breakfast Event


Ссылки

http://www.detlef-keller.de/ – Официальный сайт

Биография

Снатам Каур по праву считается популярнейшей Нью Эйдж исполнительницей нашего времени. Десять ее альбомов ежегодно продаются тиражом более 50 000 экземпляров по всему миру. Каур стала единственной артисткой, чьи три альбома попали в ТОП-20 в течение одного года. Кстати, альбомы Снатам Каур не покидают ТОП-20 с 2004 года. А в 2003 году Снатам Каур номинировалась на Грэмми в категории «Лучший Нью Эйдж исполнитель». Каждый год Снатам Каур дает около 100 шоу по всему миру.

Snatam Kaur – певица и музыкант – родилась в 1972 году в США, штат Колорадо. Когда Снатам было два года, ее родители стали проявлять интерес к культуре и религии Индии. Когда ей исполнилось шесть лет, они отправились в эту страну в путешествие, вернувшись затем на родину. В школе Снатам играла в школьном оркестре на скрипке и участвовала во всех школьных мероприятиях и концертах. После ее окончания Снатам поступила в Миллс Колледж в Окленде, штат Калифорния, где получила степень бакалавра по биохимии. После колледжа она некоторое время жила в Индии, изучая культуру и духовные практики. Вернувшись, она обосновалась в Юджине, штат Орегон. В 1997 году Снатам начала карьеру биохимика пищевой промышленности.

Однако популярность она завоевала не на химическом, но на музыкальном поприще. После нескольких лет выступлений с группой The Peace Family она начала сольную карьеру.

Музыка Снатам наполнена восточными мотивами с оттенком индийской культуры, мантрами из кундалини-йоги, харибжаджан-сингх-йоги, а также ее собственными текстами. Знатоки и ценители утверждают, что ее голос – мощнейшее сочетание сладости, чистоты и силы. Уникальная интерпретация музыки рождается из ее души. Снатам Каур может петь как в стиле традиционного гурбани киртана, так и американской фолк-музыки, джаза, рока и других музыкальных направлений.

Лучшая мировая исполнительница музыки в стиле Нью Эйдж Дэва Премал о Снатам Каур: «Для меня Снатам, как сестра. У нас похожая сердечная связь с нашими духовными мастерами. Энергетически мы встречаемся здесь, в музыке…».

Evening Prayer (Kirtan Sohila) Вечерняя молитва занимает важное место в духовной практике сикхизма. Довольно длинный и очень (на мой непосвященный взгляд) сложный текст на языке гурмукхи начал создаваться еще в пятнадцатом веке первым Гуру сикхов Нанаком, затем свои строки сюда привносили Гуру Рам Дас и Гуру Арджан, образуя в итоге литературный, культурный и духовный канон, который ежедневно, перед отходом ко сну, произносят миллионы последователей этой религии. На новом альбоме Снатам Каур мы можем услышать, как звучит эта молитва в «чистом виде», финальная часть диска, Recitation, содержит исполнение в состоянии покоя и тишины, без музыкального сопровождения. И даже в этом «практичном» варианте молитва занимает без малого девять минут! Музыкальная же версия звучит более сорока минут, во время которых Снатам Каур и ее друзья аккомпаниаторы (среди которых стоит отметить великолепного гитариста Симоне Селло, мастера игры на малом ситаре-эсрадже Бенджи Вертеймера, клавишника и аранжировщика, а также продюсера этого и многих предыдущих альбомов исполнительницы Томаса Баркью), создают уютный мир равновесия и тишины. Ничто не должно потревожить духовное пространство молящегося человека, лишь тихая музыка, которая, однако, не теряется безликим фоном, а прекрасно заполняет паузы между пением. Даря радость простых, но очень красивых и одухотворенных мелодий и мягкого ритма, «отбитого» на табле Сатнамом Сингхом Рамготрой, она служит отличным партнером в этой полной, безграничной близости с окружающим миром и Богом. Снатам Каур, рассказывая в своем блоге об этом релизе, вспоминает о том, какое важное значение имела эта вечерняя молитва в ее детстве, как долго и внимательно она разучивала ее текст, который теперь она от всего сердца передает своей дочери, начав ее инициацию в духовный мир с колыбели. Наверное, в случае с этой удивительной женщиной колыбель – один из самых подходящих и сильных образов. Голос Снатам – это голос женщины, и, прежде всего, матери, это голос чистых помыслов и искренних надежд, голос, который в любой ситуации, чтобы не случилось, всегда приласкает и уверит в том, что все и всегда будет Хорошо. После этой молитвы, устанавливающей баланс между человеком и природными элементами, принято отходить ко сну, смею вас заверить, это будет отличный, спокойный и беззаботный сон. Прекрасный релиз с очень душевной и проникновенной музыкой, помогающей перекинуть прочный мостик между мирским и божественным.

Light of the Naam Как день встретишь, так его и проведешь — не нуждающаяся в доказательствах людей религиозных или, напротив, сугубо рациональных представителей нашего общества истина, подтверждение которой каждый из нас находил не единожды. С момента пробуждения мы формируем свое жизненное пространство, протягиваем нити взаимосвязей между событиями прошедшими и будущими, а наше настроение влияет не только на нас, но и на окружающих, по цепочке вписывая новые главы в глобальную историю взаимоотношений людей. Так что лучше подойти к началу дня со всей ответственностью. У упомянутых «близких к религии» людей, кстати, есть свои, отработанные веками способы. Один из них – чтение молитв или распевание особых духовных песен. Снатам Каур, ярчайшая звезда китран-музыки, воспитанная в традициях сикхизма, не просто знакомит нас с этими песнями-мантрами, она приглашает нас в свое личное пространство. Тексты, ставшие основой ее нового альбома Light of the Naam всегда были частью утренних ритуалов в ее семье на протяжении десятилетий, и теперь она решила дать возможность слушателям поучаствовать в них, и, как знать, почувствовать себя в какой-то мере членом ее семьи. Хотя, судя по всему, встречать солнечные лучи и настраиваться на гармонию пробуждающегося дня Снатам Каур предпочитает, в данном случае, в компании подруг-единомышленниц. Она, Сукмани Каур, Сири Киртан и Аджит Каур образуют квартет, создающий не просто музыку, а гармоничное и уютное пространство света, тепла и тишины. Это пространство постоянно расширяется, вырастая из чуть сонного умиротворения Waah Yantee, словно прощающейся с ночной тишиной, которую еще недавно тоже предваряли неспешные вечерние молитвы (настоятельно рекомендую послушать один из недавних альбомов Снатан Каур, посвященный этой теме) в радостные, придающие энергию ритмы таблы, поддержанные акустической гитарой, фисгармонией, флейтами и скрипками. Нельзя сказать, что голос Снатан, своими нежными, по-настоящему женскими интонациями способный напомнить кому-то голос матери, кому-то – любимой женщины, а кому-то – богини, играет здесь главную роль. Нет, все элементы Light of the Naam идеально сбалансированы и представляют собой единое целое: наставление к ежедневной практике, музыку для медитации (независимой от времени суток) или же просто изящный образец музыки для отдыха души и тела, выбирайте круг ее применения по своему желанию. Но не забудьте начать как-нибудь с этого альбома свое утро, и вы увидите, как день, независимо от погоды и времени года, становится светлым, освещаясь теплом вашей души и направляющей энергией замечательных женщин, подаривших нам это альбом. Превосходный релиз, впрочем, как всегда у Снатам Каур.


Дискография

2000 To Heaven and Beyond [with The Peace Family]

2002 Prem - Love

2003 Shanti

2004 Aadays Tisai Aadays

2004 Grace [with Guru Ganesha Singh]

2005 Celebrate Peace

2005 Mother's Blessing [with Prabhu Nam Kaur]

2006 Anand

2006 The Best of

2007 Amrit Vela: Sadhana Chants [with Tarn Taran Singh & Jai Jeet Sangeet Singh]

2007 Live In Concert

2008 Feeling Good Today

2008 Merge & Flow

2008 Joy Is Now [with Guru Ganesha Singh]

2008 The Best [with Guru Ganesha Singh]

2009 Liberation's Door

2010 The Essential - Sacred Chants for Healing

2010 Divine Birth

2011 Ras

2014 Light of the Naam - Morning Chants


Ссылки

http://www.snatamkaur.com/ – Официальный сайт

http://snatamkaur.ru/ – Русскоязычный сайт

Please publish modules in offcanvas position.