Статистика

  • Пользователи 18
  • Материалы 1310
  • Кол-во просмотров материалов 10695902

Кто на сайте

Сейчас на сайте 1514 гостей и нет пользователей

Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика

Биография

Уве Рекце – немецкий композитор и электронный музыкант, родился в 3 декабря 1958 года и Беккуме. Свой интерес к электронной музыке он обнаружил ещё в 1974 году, случайно познакомившись с альбомом Autobahn группы Kraftwerk. Затем последовало увлечение Tangerine Dream и Жаном-Мишелем Жарром. В начале 80-х годов он приобрёл свои первые синтезаторы, Moog Prodigy и Korg Polysix, но вскоре расстался с ними после разочаровывающих для него результатов.

Однако несколько лет спустя он вновь открыл для себя свою страсть благодаря знакомому, который работал с Roland D50 и Atari. Он оборудовал небольшую студию с таким же и прочим оборудованием и начал писать свои первые произведения. В 1995 году вместе со своим другом Карстеном Лоосом (Kasuma, Kay Stone), который продюсировал музыку в стиле транс, и певицей Сьюзи Веринг, они выпустили альбом Trance Meditation под названием Project ограниченным тиражом в 70 CD-R. Год спустя Карстен Лоос и Уве Рекце создали второй альбом Universe, на этот раз в виде прессованного CD тиражом 500 экземпляров.

В 1997 году вышел первый собственный диск Уве Рекце Behind the Northern Wasteland, который был включён в программу компании CUE-Records. После ещё трёх сольных альбомов, в 2006 году вышел альбом Point North, по его собственному мнению, лучший из его предыдущих дисков. Помимо различного музыкального оборудования, он теперь всё чаще использует программные синтезаторы и эффекты. В том же году лейбл SynGate взял на себя распространение его альбомов, что привело к его первому живому выступлению на музыкальном фестивале Satzvey.

В начале 2008 года он подписал контракт с молодым музыкальным лейблом MellowJet Records, который переиздал все его предыдущие сольные альбомы в ремастированном виде. Весной 2009 года к ним присоединился альбом Unnatural Light. Помимо активной музыкальной карьеры, Уве Рекце также стремится продвигать свою страсть – электронную музыку, и с 2004 года раз в две недели ведёт программу Atmosphere на местной радиостанции WAF в Варендорфе в рамках программы Burgerfunk. Музыка Уве Рекце – это традиционная электронная музыка, перенесённая им в 21 век, как это вряд ли удалось кому-либо другому.


Дискография

1995 Trance Meditation [aka Project (with Karsten Loos & Susu Vering)]

1996 Universe [aka Project (with Karsten Loos)]

1997 Behind the Northern Wasteland

1998 Part of Time

2002 Cosmic Water

2003 Timecode

2006 Behind the Northern Wasteland [reissue]

2006 Cosmic Water [reissue]

2006 Point North

2006 Timecode [reissue]

2007 Altitude 30000

2009 Unnatural Light

2011 Subsesizer

2012 Mirror Images

2012 Virtual Minds

2013 Elected Pieces (1995-2013)

2015 Perfection Mode

2018 Surreal Dreams

2019 After the Show

2019 After the Burn - Extended Version

2019 Arpartley Mines Part I

2019 Arpartley Mines Part II

2019 Foiled Mature III

2019 Interpolationen

2019 It`s Never Too Late.......

2019 Moments in Space

2019 Pointers Calm

2019 The Day before Disaster

2019 The Unofficial Releases

2019 Turning to Business

2021 Voyage


Ссылки

https://www.mellowjet.de/uwe-reckzeh-c-65_74?language=en – Страничка исполнителя

Биография

VoLt – это два англичанина: Michael Shipway & Steve Smith.

Стив Смит начал играть в поп-группах ещё в 1972 году. В основном он играл на гитаре, но позже перешёл на клавишные. В тот период Стив называл своими основными влияниями Moody Blues и Cat Stevens. Он играл в различных группах и продолжает играть до сих пор – на клавишных в рок-группе и на гитаре в традиционной джазовой группе. Он записал Sax Machine, альбом инструментальной музыки, основанной на саксофоне, сэмплированном на клавиатуре, который доступен только на CD-R. Кроме того, он написал несколько музыкальных произведений под псевдонимом Стив Ван Мартен, доступных в виде 4-дорожечного CD-R EP. Стив также записал поп-альбом со своей группой Bak On Trak.

Стив и Майкл познакомились в начале восьмидесятых годов, когда их представил друг другу общий друг, который знал, что они оба пишут музыку. Этот друг подумал, что было бы неплохо, если бы они попытались объединить усилия, сочиняя музыку вместе, и, возможно, даже создать группу. Всё сложилось удачно, и в течение нескольких лет они создавали поп/рок музыку (Стив играл на басу, Майкл – на гитаре) как группа Hi Fi. Это продолжалось до 1984 года, когда Майкл перестал выступать на концертах, чтобы сосредоточиться на сочинении и записи инструментальных треков дома только на синтезаторах.

Примерно в 1990 году один из друзей посоветовал Майклу отправить демоверсию своей сольной музыки на лейбл Surreal to Real. Они ответили, что им понравился материал, но они хотели бы, чтобы он сыграл вживую, прежде чем выпускать что-либо, поэтому было решено, что он выступит на Electronica '90 в Шеффилде. Чтобы извлечь из этого максимальную выгоду, Майкл собрал свои демо-треки на диск под названием Into Battle, чтобы продать их в тот же день, если кто-то заинтересуется. Всё получилось лучше, чем ожидалось, Майкл продал все кассеты, после чего Surreal сказали, что они заинтересованы в выпуске диска с новой музыкой.

Стив начал писать новый материал, который должен был стать Beneath Folly, альбомом, основанным на легенде о Дьяволе, который живёт под башней Folly, недалеко от места, где жил Майкл. Surreal приняли музыку и выпустили диск в 1992 году. На альбоме Стив Смит сыграл на фортепиано на одном треке (Энтони Трэшер из Surreal to Real называл его Стив «Мистер Пиано Соло» Смит!). Следующие музыкальные фрагменты были более короткими, более «песенными» инструменталами, которые стали альбомом 94-го года Spirit of Adventure. В том же году Surreal сделали ремастеринг MC «Into Battle» и выпустили альбом на CD с ремикшированным заглавным треком в качестве бонуса.

В этот период Майкл и Стив время от времени сотрудничали как дуэт Artificial Intelligence, основанный на использовании сэмплера, который Майкл разработал для Sinclair Spectrum. Есть несколько записанных треков, но они остаются недоступными, так как не имеют разрешения на использование большинства сэмплов. Майкл предложил Стиву полностью импровизировать трек, заранее подготовив лишь некоторые секвенции. В то время как Стив начал играть аккорды, Майкл добавил атмосферности, лидирующих линий и секвенций, что в итоге стало первым VoLt-треком. Таким же образом было создано ещё несколько композиций, и после нескольких хороших откликов дуэт решил собрать их вместе на диске для E-LIVE 2002.

Майкл и Стив поняли, что результат сильно отличается от соло-альбомов Майкла, поэтому они придумали группу VoLT, представившись как Стефан Шмидт (Стив) и Брайан Реймонд (это второе имя Майкла). Мик Гарлик из журнала Sequences продавал диски на своём стенде на выставке E-LIVE 2002, что вызвало положительные отклики. Поэтому дуэт попросил Мика обратиться от их имени к голландскому лейблу Groove Unlimited, чтобы узнать, заинтересован ли он в официальном релизе, но настоял на том, чтобы он не раскрывал их настоящие имена. Кис Аэртс и Рон Бутс согласились, что хотели бы выпустить альбом на своём лейбле.

Кис и Рон разыграли тот же трюк с подписчиками еженедельной электронной рассылки Groove, в которой они разместили ссылку на некоторые онлайновые саунд-сайты альбома. Позже Майкл и Стив раскрыли свои настоящие имена, так как их дебютный диск The Far Canal был выпущен осенью 2003 года. В связи с успехом альбома, Groove попросили записать второй диск, что дуэт с радостью и сделал.

Так весной 2004 года вышел альбом Star Compass, предлагающий 70 минут чуть более мелодичной музыки. Этот альбом подвергся наибольшему редактированию, так как музыканты обнаружили, что некоторые записи были слишком длинными, то есть из некоторых треков было вырезано не менее 20 минут. Это привело к очень сложному редактированию, поскольку всё было записано на аудиодорожки. Это означало редактирование с точностью до ноты и попытку не создавать слишком много заметных щелчков. Но в итоге эта запись показала, что дуэт действительно наслаждается абсолютной свободой создания импровизированной музыки с использованием как новых, так и старых технологий, не ограничиваясь форматом песни или заказной музыки.

Начало альбому VoLt «Nucleosynthesis» 2007 года было положено телефонным звонком. Стив Дженкинс предложил дуэту сыграть на его мероприятии Hampshire Jam 5 (HJ5), которое проходило в Великобритании в октябре 2006 года. Они согласились выступить и решили, что будет интереснее написать новый материал для выступления в течение одного часа, который они должны были провести на сцене, – это было бы лучше, чем репетировать, чтобы воссоздать ранее записанные треки. Стив Дженкинс сказал им, что ему нравится их секвенции, больше, чем более «космический» стиль, в котором они иногда выступали, так что Майкл и Стив сразу поняли, какой альбом они должны написать!

Кроме того, поскольку альбом предназначался для живых выступлений, они решили начать с «Большого взрыва», а не с атмосферных звуков, как это было раньше. Задав сцену для треков, они решили, что выступление должно быть непрерывным в течение часа, с тремя новыми треками примерно по 20 минут каждый, которые будут сливаться друг с другом: часть 1 будет наращивать секвенции до части 2, когда что-то более нежное должно взять верх, и, наконец, часть 3, где секвенции должны быть наиболее яркими и захватывающими. По их основной идее, это должно было повторить «Теорию большого взрыва», где всё начинается из ничего в результате мощного взрыва и развивается в течение некоторого времени, прежде чем рухнуть обратно в ничто в результате обратного взрыва. В конце концов, они изменили рабочее название Big Bang на Nucleosynthesis (химия Большого взрыва) с тремя частями: Explosion (18:08), Evolution (19:21) и Implosion (25:18), чтобы отразить этапы теории.

Стив и Майкл отнеслись ко всему процессу написания так же, как и к предыдущим альбомам: сначала дуэт создал наборы секвенций, которые давали ощущение, которое они искали в трёх частях. Затем они собрались вместе в студии, выбрали или запрограммировали звуки соло и пэдов, которые хотели использовать, и «джемовали» с этими секвенциями около 30 минут каждая. После этого они отредактировали треки до 20 минут каждый, сохранив те части, которые сработали лучше всего. Таким образом, получился часовой материал, необходимый для альбома. Первоначально VoLt намеревались записать сет в HJ5 и сделать его первым полностью живым альбомом VoLt, но планы не сработали. В тот день у дуэта не хватило времени на настройку многодорожечного рекордера, так что получилась только одна стереозапись выступления. И хотя они были довольны ею, они оба не считали, что качество звука достаточно хорошее для официального релиза VoLt.

Однако Мишель и Стив получили такую хорошую реакцию аудитории на HJ5, что они решили перезаписать треки в студии, чтобы смикшировать и свести звук так, как им хотелось. В итоге они сделали это и постарались включить все партии, которые хорошо работали на HJ5. Не забывайте, что оба музыканта редко играют одно и то же дважды, так что это были непростые задачи. Затем эти треки были переданы на лейбл Groove Unlimited для мастеринга и выпуска под названием Nucleosynthesis. Единственный трек, отсутствующий в Nucleosynthesis, который дуэт исполнил на HJ5, был выход на бис. Аудитории HJ5 очень понравился трек на бис (небольшая часть Far Canal плюс секвенсорные партии с выступления на бис на E-LIVE 2006), но Стив и Майкл не смогли создать такой же восторг в студии.

Steve Smith & The Tylas Cyndrome

Группа Tylas Cyndrome сформировалась, когда её участники были подростками. Вооружившись благими намерениями, гитарами, перкуссией и четырёхдорожечным магнитофоном Akai 4000DS, они учились играть и сочинять свою собственную музыку. Все трое мечтали однажды записать альбом собственной музыки, но жизнь шла дальше, и они пошли разными путями. Когда Алан и Лес перевели свой творческий талант в режим ожидания, Стив Смит продолжил играть с такими вокальными группами, как Split Image, Hi-Fi и Mojo. Стив также добился успеха в европейском сообществе EM (Electronic Music) в качестве одной из половин VoLt – специализирующейся на стиле «берлинской школы». В 2008 году произошла случайная встреча. Стив сыграл несколько идей EM, над которыми он работал, и попросил их откликнуться. Лес и Алан приняли участие в проекте и внесли свой вклад. В 2011 году реформированный Tylas Cyndrome выпустил альбом Phoenix Arising на голландском лейбле Groove Unlimited. Затем, в октябре 2013 года, вышел второй альбом – Pools of Diversity, совпавший с выступлением группы в Голландии на фестивале E-Live.


2003 The Far Canal

2004 Star Compass

2005 Through the Ring

2007 Nucleosynthesis

2008 HjVi

2012 Circuits

2013 Particles

2016 A Day without Yesterday


Michael Shipway

1990 Into Battle

1994 Beneath Folly

1995 Spirit of Adventure

2011 Voyage to Venus


Steve Smith

1997 Sax Machine

2017 Stealing Time [with Robin Banks & Steve Smith]


Artificial Intelligence (Michael Shipway & Steve Smith)

1998 ARTillery


Steve Smith & The Tylas Cyndrome (Alan Ford, Les Sims & Steve Smith)

2011 Phoenix Arising

2013 Pools of Diversity


Hi-Fi (Carla Williams, Danny Archer, Michael Shipway, Steve Hobbs & Steve Smith)

2020 80's Archive Demo's


Lamp (Garth Jones & Michael Shipway)

2012 The Three Towers

2014 Scales of Fortune


http://mslmusic.co.uk/voltmusic/Default.html – Официальный сайт

Биография

Serge Blenner, известный немецкий композитор французского происхождения, родился во Франции в 1955 году. До переезда в Германию в 1975 году он изучал позднюю композицию и гармонию в консерватории Мюлуза. Он давно и плодотворно работает в жанре электронной и космической музыки. На очень ранней стадии этого нового жанра он начал экспериментировать с электронной музыкой и представил свои работы в серии живых концертов в Мюнхене и Гамбурге в 1978 году. С 1979 года он живёт в Гамбурге и работает в своей студии Esthematique. В 1999 году он основал свой лейбл MdeC Editions и сам издавал свои последние альбомы. Серж выпустил впечатляющее количество альбомов (17 за 28 лет, если быть точным). Среди них мне хотелось бы обратить внимание на два его альбома, написанных в стиле космической музыки. Конечно же, речь идёт о работах Equateur (1988) и Cosmos (1990).

Прежде всего следует заметить, что переезд Блэннера из Франции в Германию отнюдь не явился стечением случайных обстоятельств. Талантливый композитор с самого начала заинтересовался Берлинской школой электронной музыки, которая была и есть наиболее последовательным воплощением передовых идей данного вида творчества. Тем не менее, Серж Блэннэр оставил себе французское имя, а все его альбомы и музыкальные композиции именуются на французском языке. С одной стороны, Блэннера можно назвать гражданином Земли, вещающим свою музыку на окружающую Вселенную. С другой стороны, в его музыкальных творениях ярко выражены последствия транскультурных экспериментов двух европейских народов. Поэтому сказочная мелодичность его музыки, характерная французскому романтизму, гармонично переплетается с пространственными эффектами и звуковыми экспериментами, являющимися своего рода визитной карточкой Берлинской школы электронной музыки.

В западной прессе можно найти немало публикаций, посвящённых музыкальному творчеству Сержа Блэннера. В этих статьях чаще всего встречаются эпитеты такого рода, как «гениальный немецкий композитор французского происхождения», «музыкант, создавший неповторимый стиль космической музыки», «человек, поставивший музыкальный синтезатор на службу новому направлению в космическом творчестве». Действительно, электронная музыка Сержа Блэннера символизирует собой новое звуковое измерение в бездонном пространстве космической музыки.

Когда более 20 лет назад он начал создавать классическую музыку на электронном оборудовании (кстати, одним из первых в Европе), его современные эксперименты были тяжелы для слуха некоторых людей. Но когда в 1984 году компания IBM выпустила роскошную книгу с виниловой компиляцией ведущих «компьютерных музыкантов» мира, Серж был включён в неё в качестве музыкального человека, доставляющего массу проблем, к его большому удовлетворению. Однако в последние годы его музыка стала более мягкой, атмосферной и мелодичной. Не желая больше заполнять пространство между нашими ушами возбуждённой перкуссией, она теперь предпочитает действовать как стимулятор и катализатор личных чувств и образов.

Добавьте к этому тот факт, что Серж Бленнер всегда вкладывал все доходы от продажи своих компакт-дисков и пластинок в приобретение всё более профессионального студийного оборудования. Более того, для своих симфонических произведений он использует дорогое программное обеспечение/звуковую библиотеку, которая, по сути, предоставляет в его распоряжение мастерство лучших симфонических оркестров мира в качестве основы: вместо того, чтобы синтезировать их, он получает богатство тембра настоящих музыкальных инструментов, которое только виртуозы умеют выжимать из своего оборудования. Результаты можно услышать на его диске Musique de Chambre в таких произведениях, как Balance, Les Perles и Symbiose: неистовые и мощные струнные и пуритански филигранные фортепианные сонаты проносятся через мозжечок, как будто он находится в центре концертного зала. Именно в этом заключается второй талант Бленнера: уделять оркестровке произведения столько же внимания, сколько и его композиции.

Музами Сержа Бленнера являются философия, природа и сама жизнь. Всё, что попадает в поле зрения его орлиного интеллекта, рискует превратиться в музыку. Мысли складываются в темы, а фрагменты – в последовательности, которые он собирает и сохраняет до тех пор, пока в его голове не сложится достаточно законченный кусок, чтобы превратить его в нечто, что можно услышать. Эту особенность бывает трудно принять его друзьям: он действительно начинает сочинять новое произведение до самого конца мысленно, и никто из окружающих не имеет ни малейшего представления о том, что его ждёт, например, в результате экспериментального прослушивания.

Профессиональная мечта… Да, у Сержа Бленнера она тоже есть. Он любит хорошо сделанные, сложные (документальные) фильмы. И, кто знает, может быть, фильмы для таких произведений, как Balance, Les Perles, Symbiose или La Source уже существуют в головах некоторых режиссёров. Если нет… Что ж, Unfilmed Music – это то, что он, возможно, даже оценит.

Fracture Interne (1982)

«…Его двенадцать коротких композиций – это дыхание, отрывочные фрагменты в стиле барокко, красивая фоновая музыка, которая кажется странно незаконченной, имеет смысл и, кажется, длится только мгновение».

Plaisir Ardent (1985)

«…струящаяся атмосферная музыка для того, чтобы задержаться и помечтать… с любовью и игривостью, с французским шармом и лёгкостью. Очень тщательно записано и прекрасно спродюсировано».

La Dimension Prochaine (1986)

«…развлекательная ценность его произведений, несомненно, высока… в сверхъестественно большом пространстве он превосходно ставит каждую синтезаторную линию. В результате слышимость просто фантастическая».

«Несмотря на то, что Серж Бленнер является значительной фигурой на европейской музыкальной сцене, его уникальный лирико-романтический стиль лучше всего прослеживается в его французских корнях».

«Глядя на наложение ленты, первое впечатление, которое вы получите, будет странным, поскольку оно предполагает, что сознание человека открывается в другое измерение. Когда вы будете слушать, эта музыка, несомненно, сделает это с вами. Эта бодрая музыка следует по стопам европейского звучания J.M. Jarre, но может предложить даже больше, чем цепочка секвенций. С четырьмя композициями на каждой стороне (редко меньше четырёх минут на каждую), вы определённо получите свою порцию. Я бы сказал этому французу, что это был хороший продюсерский проект, и он должен гордиться им… Хорошо».

Les Architectes du Temps (1987)

«Француз – настоящий мастер Fusion, игривые интерпретации Бленнера и кристально чистые звуки проявляют независимый характер, они передают атмосферу очень личного вдохновения».

«…Новинка Сержа Бленнера весьма хороша… Я знаю, что для среднего коллекционера синтезаторной музыки это будет незаменимая покупка».

Musique Esthetique (1988)

«12 произведений на семплере взяты из одной трети пластинок Бленнера, выпущенных в 1985/86/87 годах. Именно в этом обзоре проявляются образные композиторские способности француза из Гамбурга. Как только музыка Бленнера попадает в сеть, от неё трудно оторваться. И мне нравится слушать данный альбом».

«…превосходная компиляция… Треки, представленные в этой подборке, действительно достойны в ней, и я уверен, что этот диск станет бестселлером. Настоятельно рекомендую».

Equateur (1988)

«Француз умеет обращаться с электронными генераторами звука, но при этом с блеском владеет композиторским ремеслом. Полностью цифровое производство – это звуковое удовольствие».

«Этот гений французского происхождения, живущий сейчас в Гамбурге, чрезвычайно интересен, поскольку он сочиняет исключительно с помощью синтезаторов и компьютеров… ведь Бленнер - это ни в коей мере не звукорежиссёр, использующий риффы, а композитор».

Cosmos (1990)

«Бленнер наконец-то толкнул открытую дверь, за которой некоторые из его коллег по компьютерной музыке могли скрывать будущее электронной поп-музыки. Мои комплименты. Продолжайте в том же духе».

«Мы говорим о выдающемся композиторе, у Бленнера есть свой собственный и хорошо узнаваемый стиль. Cosmos – это не фоновая музыка, не электронное развлечение. Это бессовестно амбициозная серьёзная музыка 20-го века, которая захватывает слушателя интенсивным музыкальным опытом».

Babylone (1991)

«Однажды послушав Babylone, вы долго не будете расставаться с этим альбомом, а все остальные пропустят один из самых захватывающих релизов последнего времени».

«Основоположник мягко звучащего евродигитализма, Серж Бленнер, дал новую порцию классическо-восточного байтстрима на своём лазерном диске… самые большие достоинства этого диска – среди амбициозности и музыкальности – заключаются в его воздушной и лёгкой форме».

Liberation (1992)

«Мастер электронной симфонии. Ничто из того, что носит марку «Бленнер», даже отдалённо не напоминает постановки конкурентов».

«Этот альбом невероятное путешествие в мир атмосферного синтеза и акцента на саундтрек, и он просто великолепен. Очень, очень настоятельно рекомендуется».

«Это последний релиз французского синтезатора. Его музыка в значительной степени повзрослела по сравнению с пушистыми, жизнерадостными работами начала восьмидесятых, две из которых были выпущены на внутреннем рынке. Liberation отличается гораздо более разнообразным и разумным использованием синтезаторных текстур, придавая трекам оркестровое, неоклассическое звучание, дополненную последовательными ритмичными мелодиями на заднем плане. Бленнер показывает, что дух авантюризма всё ещё жив на французской электронной сцене. Пятнадцать треков занимают чуть больше 72 минут, что позволяет использовать возможности носителя с пользой, что, на мой взгляд, также является положительным моментом. В целом, это высококачественная электронная музыка, которая должна понравиться тем, кому нравится звучание берлинской электроники, Жарр и предыдущие работы Бленнера».

Symbolique (1993)

«Это впечатляющая музыка, которой можно восхищаться. Все композиции разнообразны и сильны, почти симфония музыки, когда меняются настроения и движения, смешиваются стили, создавая восхитительный саундтрек. Великолепный альбом от самого известного представителя Франции».

«Ещё один великолепный альбом от этого уроженца Франции. Symbolique – это ещё один великолепно сделанный альбом, которым я наслаждался от начала до конца. Двенадцать чётко определённых композиций, сыгранных и записанных с изяществом, от которого захватывает дух, превосходно!»

«Последний релиз французского синтезатора, который долгое время работал в тени Жарра, но, похоже, затмил его в изобретательности и разнообразии. Эта работа напоминает о мелодичных днях La Dimension Prochaine и такой, мелодичной электронной музыке в её самом приятном виде».

Musique Esthetique vol. 2 (1993)

«Это компиляция треков с трёх предыдущих альбомов (1985-1987) плюс два неизданных. Здесь он предлагает целый час из четырнадцати саундтреков, каждый из которых блистает ярким, красочным синтезом. Это знакомство с его многочисленными талантами».

«…тот, кто слушает сердцем и мозгом, всегда найдёт то, что ищет, у уроженца Франции. Так же обстоит дело и здесь: в De l'Occident и Cameleon (две неизданные записи альбома) прекрасно сочетаются классическая симфоническая музыка и электронное звуковое разнообразие. Бленнер остаётся Бленнером. Это хорошо».

La Vogue & Magazin Frivole (1995)

«На этом диске собраны вместе, в очень ожидаемом поклонниками Сержа Бленнера переиздании, два его первых альбома, выпущенных в 1980 и 1981 годах соответственно. Это две легендарные работы, где композитор проявил своё богатое воображение, создав мощную электронную музыку».

Vision et Poesie (1995)

«Всё это проведено с одинаковым талантом и тонкостью. Несомненно, это эстетическая музыка».

«Энергичные ритмы, искрящиеся мелодии и некоторые характерно грандиозные аккорды делают Vision et Poesie ещё одним прекрасным творением Сержа Бленнера. В то время как его французский коллега Jarre в последние несколько лет приносит зрелище в большую часть Европы, Бленнер оказывает влияние в более тонком стиле. Развивая своё трудно поддающееся классификации звучание с помощью всего, начиная от оркестровых сэмплов и заканчивая человеческим голосом, Бленнер остаётся самым авантюрным из двух музыкантов, несмотря на то, что его стиль остаётся очень доступным».

Amour (1997)

«Так что этот альбом – совет для слушателей, которые ждут от современной музыки большего, чем просто поверхностное развлечение».

«Артист предлагает нам своё мастерство в создании произведения, полного красоты и тайны, с мелодиями, которые в некоторых случаях имеют тенденцию к мелодичному романтизму, в то время как в других случаях они имеют загадочный, или даже мрачный оттенок».

«Amour – это то, к чему многие музыканты стремятся всю свою карьеру, – трогательное, но сдержанное произведение, в котором одновременно проявляются художественная чувствительность и техническое мастерство. От вступительной меланхоличной мелодики The Deserts, которая вполне могла бы послужить саундтреком к вступительной части кинофильма, до великолепных тонов Voyage, Бленнер ведёт слушателя через множество тщательно продуманных звуковых ландшафтов. Amour, возможно, один из лучших альбомов Бленнера на сегодняшний день, что говорит о многом в сольной карьере, продолжающейся почти два десятилетия».

Ars Oratoria (1999)

Ars Oratoria, на мой взгляд, просто великолепна! Современная работа, музыкальное произведение, в котором смешаны амбиент, оркестровое и камерное звучание с электронными элементами. Великолепно!»

Ars Oratoria, выпущенная на его собственном лейбле, – одна из лучших работ, которые он сделал за последнее время. Серия пространственных треков охватывает весь электронный спектр от космической музыки до оркестровой, симфонической и прогрессивного амбиента. В общей сложности 72:46 чистой EM-магии».

«Боже, это действительно хорошо! Диск открывается в драматической манере настоящей синти-оркестровой феерией – шестиминутной драматической пьесой, которая звучит так, словно её взяли из какого-то остросюжетного боевика. Это действительно сюрприз! Одно можно сказать наверняка, этот диск очень отличается от всех других дисков с синтезаторной музыкой, которые сейчас крутятся на рынке – временами музыка имеет очень сильное, почти оркестровое ощущение, она динамичная, грандиозная и привлекающая внимание, в ней много всего происходит, поскольку классическая и космическая музыка встречаются, чтобы создать новое яркое звучание, которого, я думаю, никто не ожидает. Чёрт возьми, он даже привносит заразительный ритм секвенсора в середине размашистого синтезаторно-оркестрового пассажа, и это действительно работает. В целом, я думаю, что это действительно изобретательная, мелодичная, авантюрная работа, которую очень легко принять, как только вы преодолеете первоначальный шок, и это здорово слышать, как кто-то в области EM делает что-то совершенно другое и делает это так здорово!»

«Я не следил за Сержем Бленнером уже несколько лет, но этот альбом просто сразил меня наповал. Самое интересное в Бленнере то, что он всегда работает без влияния каких-либо тенденций. Без ограничений он делает музыку, которую хочет делать, и это уникальное звучание. Лучшие результаты можно услышать на таких альбомах, как Equateur 1988 года и Cosmos" 1990 года. Вся музыка Бленнера построена на лучших образцах. Это приводит к созданию напыщенного, почти вагнеровского, классического стиля. Возьмём, к примеру, первый трек Organique, в котором также присутствуют нотки Стравинского. Блестяще. Иногда, как в Arabesque и Cote d'Ivoire, звучат этнические ритмы, а в других композициях можно услышать романтическое фортепиано. Некоторые композиции, такие как Culliculum, фантастическая Evasion и Mythique, имеют настолько мрачную атмосферу, что их почти можно использовать в качестве саундтрека к фильму о Второй мировой войне. Опять же, оркестровые звуки не стоит отделять от оригинальных инструментов».

«Таким образом, Ars Oratoria (по-немецки: die Kunst des Ausdrucks) является кульминацией внушений Бленнера своей аудитории – требуется интеллект, не помешало бы музыкальное образование, потому что его музыка – это фильм для умов par excellence – для чистых умов».

«Этот новый студийный альбом Сержа Бленнера сочетает в себе короткие части и интерлюдии с более стандартными по длине композициями, которым трудно сравниться по своему совершенству. Если вы ещё не слушали внимательно альбомы Бленнера, побалуйте себя!»

«Его альбом хороший пример превосходного воображения Сержа Бленнера. Его музыка характеризуется большим разнообразием идей и эмоций. С самого начала альбома мы становимся свидетелями проявления творческой, звуковой энергии высокой степени. В своём очень личном стиле артист проводит нас через путешествие в удивительные миры, полные эмоций и приключений. В 21-ой теме, составляющей этот релиз, мы можем почувствовать элементы классической музыки, амбиента, космоса, мировой музыки и другие элементы различного происхождения. Произведения очень инновационные и сложные, но в то же время их легко слушать».

«В треке Organique французский композитор Бленнер берёт экспериментализм Beatles «Revolution #9» и соединяет его с обескураживающими аранжировками Боба Греттингера. Серж начинает с того, на чём остановились такие группы, как Sonic Youth и Dead C (в их наиболее исследовательском аспекте), и осваивает новые классические территории, которые редко пытаются использовать современные композиторы. Blenner можно отнести к категории «неправильной музыки» (она же «трудная»), звуки и мелодии которой настолько ужасны, убоги и странно уникальны, что несут в себе особый шарм. Представьте себе Star Spangled Banner скрещённое с похоронной песней, и вы поймёте, что такое Серж».

Virtualis (2001)

«Отличный новый альбом этого французского артиста, который хочет показать в музыке всю серию ощущений от латинского слова «virtus», не как этическое чувство, а как экзистенциальное и созидающее. Отсюда 12 очень хороших треков в полёте над классическими звуками, сочетающимися с электронными и проникающими внутрь в каплях редких голосов. Слушатель захвачен мелодией, такой сладкой и сильной в одно и то же время, мягкими частями и другими, более ритмичными. Замечательное Splendeur, сказочная увертюра, чтобы услышать всю музыку, развивавшуюся в течение часа. Очень хорошо звучит виолончель, часто важная для построения композиции. Бленнер снова создал радугу красок в музыке, и мы можем только позволить себе ласкать её нотами».

«…и с Virtualis мы хотели бы представить вам последнюю работу этого исключительного исполнителя. Его музыка – это мир классических звуков, гармонично сочетающихся с синтетическими звуками, а также несколькими хоровыми звуками и французским вокалом время от времени. Серж Бленнер прекрасно понимает, как создать очень тёплую атмосферу из музыкальных компонентов, которые не могли бы подойти друг другу лучше. Отлично!»

«…В 1986 году я купил свой первый альбом Сержа Бленнера под названием La Dimension Prochaine. Он мне так понравился, что я всегда следил за творчеством этого человека. Его тёплая, романтичная и классическая электронная музыка тронула моё сердце. Хотя достать его альбомы часто было трудно, мне удалось заполучить в свои руки большинство его работ. Он один из немногих, кто может создавать с помощью синтезаторов и сэмплеров тёплую электронную музыку. И он мастер в создании классических оркестровок с помощью своих синтезаторов. Его предыдущий альбом Ars Oratoria – это классический шедевр! Как обычно, названия треков даны на английском, французском и немецком языках. Возможно, это связано с тем, что он родился во Франции, но живёт и работает с 1975 года в Германии (Гамбург). Он также пишет небольшие стихи, которые время от времени появляются на его альбомах. Он всегда говорит на своём родном французском языке. Это в сочетании с его фортепианной игрой в духе Сати создаёт прекрасную и романтическую атмосферу. Мелодии фортепиано просто удивительны. Вы можете уплыть на них; Серж понимает важность мелодии в музыке. На его последнем, семнадцатом (!) альбоме Virtualis мы получаем час электронной музыки с красивыми классическими оркестровками (электронными!) и удивительными мелодиями. Этот альбом состоит из различных атмосфер и электронных текстур, деликатно аранжированных этим замечательным современным композитором. Я просто обожаю эти мелодичные и романтические драгоценности, которые может создать только Серж Бленнер. Он создал прекрасный романтический альбом для гораздо более широкой аудитории. Кажется, он нашёл оптимальное сочетание электронных и классических текстур. У этого композитора уникальный стиль, а его аранжировки просто (Magnifique) великолепны. Если вы неравнодушны к классической и электронной музыке (а поклонники прогрессивной музыки должны быть такими!), пожалуйста, послушайте музыку Сержа Бленнера».

«В своём двенадцатом компакт-диске с 1988 года француз Серж Бленнер, живущий в Гамбурге, выкладывается по полной: здесь хорошо запрограммированные оркестровые секвенции сочетаются с синтетически созданными и сэмплированными инструментами со всего мира: гитара фламенко, аккордеон, восточные духовые и струнные инструменты, латиноамериканская перкуссия и так далее. Различные музыкальные стили различных культур мира с уважением и чуткостью вложены в композиции, адаптированные к западноевропейским слушательским привычкам. В подробном 20-страничном буклете картины маслом Бленнера и карандашные рисунки Фолькера Фляйшера можно увидеть вместе с переводами лирических стихов, вписанных в произведения. В этой публикации Бленнер доказывает, что музыка, созданная с помощью компьютера, вовсе не обязательно должна звучать механически и холодно. Его музыка полна жизни».

«Богато реализованная экзотика путешествует по миру через влияния многих стран, эпох и музыкальных стилей, всегда сохраняя чистоту даже в свои мрачные моменты. Величественно возникающая Splendeur (2:33) поднимается в мерцающих синтетических тонах, украшенных оперными припевами, в то время как ритмы псевдо-этно создают постоянно движущуюся сцену. Oriental не имеет дело с клишированными звуками этого направления, вместо этого представляя роскошную конструкцию Византии/Бродвея. Колеблющийся мираж для ваших ушей, мечтательная Optique (5:48) дрейфует на пышных волнах синтезаторных инструментов и бурлящей перкуссионной ряби».

«В двенадцати треках, включённых в этот CD, Серж Бленнер снова демонстрирует свою хорошую работу в амбиентной и современной музыкальной вселенной. Сам он объясняет этот альбом как 15-ю главу того, что он называет «компьютерной акустической музыкой». Замечательное сочетание электронных текстур с оркестровыми пассажами, которое реализует артист, приводит к успешному творению, обёрнутому в изысканные мелодии, наполненные поэзией».

«Французский музыкант Серж Бленнер, который уже много лет живёт в Германии, занимает уникальное место в мире электронной музыки. Его музыка полностью отличается от того, что мы обычно слышим в этом музыкальном стиле. За пятнадцать альбомов, которые он сделал за двадцать лет, он превратился в композитора чрезвычайно оригинальной музыки и звуков. Это привело к созданию таких замечательных альбомов, как Equateur 1988 года, Cosmos 1990 года, Symbolique 1993 года и Ars Oratoria 1999 года. Музыка Бленнера создаётся из всевозможных образцов западных и незападных инструментов и звуков. Отчётливо слышно, что он не тот, кто просто сидит за своим оборудованием и просто извлекает музыку из рукава. Все композиции хорошо продуманы и выстроены с тщательностью и дирижированием. Двенадцать пьес на Virtualis очень разные по атмосфере и построению: оркестровая напыщенность, сферические фортепианные мелодии, родные звуки и французские тексты, которые поются или рассказываются тёплым голосом. Splendeur с его чудесными струнными звуками, женским голосом и спокойным ритмом может быть легко использован в качестве киномузыки. Арфы и виолончели представляют Lumiere, в которой Бленнер произносит текст. Oriental – сильный пример арабской оркестровой музыки. Образцы Бленнера действительно великолепны. Это также хорошо слышно в мрачной и угрожающей Elan Vital, в которой акустические гитары звучат великолепно. Последние три композиции на диске, Erato, Les Muses и Vivace, приближают его к ранним, более ритмичным альбомам, но немного отдают лаунжем. Хотя Equateur и Cosmos по-прежнему остаются моими личными фаворитами, с Virtualis Бленнер доказывает, что по-прежнему является единственным в своём роде в мире электронной музыки. Однако его коллега, француз Жан Мишель Жарре, превзошёл его».

«Серж Бленнер – один из давних великих представителей Euro EM. Его первый альбом был выпущен в золотой век 70-х годов, и до сих пор он продолжает создавать великолепную музыку. Этот совершенно новый альбом содержит все классические элементы евро-электроники – энергичные последовательности, драматические мелодии и плотные симфонические текстуры, преломлённые мастерством Бленнера в призматический коллаж из разноцветных тембров. Будь то быстрый темп или мрачный амбиент, Серж спровоцирует пространство между вашими ушами с помощью Virtualis.

«Проработав почти 20 лет в сфере художественной электроники, Серж Бленнер точно знает, как извлекать человекоподобные звуки из холодных машин. Но Бленнер находится перед дилеммой: со своей высокоразвитой эстетикой, ориентированной на композиционные образцы современной классической музыки, для понимания которых не помешает один-два семестра музыкальной школы, он стремится мимо массового вкуса. Нам жаль массы, потому что они упускают электронную музыку, которая настолько же интеллектуальна, насколько и душевна, которая обходится без стереотипов EM и танцпола и всегда преподносит новые сюрпризы. Но не все любят такой горячий и холодный душ – возможно, именно поэтому гениальность Бленнера до сих пор ценят только знатоки. Однако для них Virtualis – это чистая конфетка для ушей».

Miroir de Soi (2004)

«Музыка Бленнера таким образом проникает в человека и даёт ему возможность заглянуть внутрь себя, как зрителю, переживая всё это на собственном опыте. Помимо личных музыкальных пристрастий и вкусов, я считаю, что этот диск может слушать каждый, он очень хорош, хорошо структурирован и очень выразителен. Свободные сердцем и разумом люди, я полагаю, смогут найти гораздо больше, чем просто прослушивание, и смогут использовать альбом во многих случаях жизни, через которые проходит человек. Пробовать – значит верить».

«Бленнер был смутно известен 20 лет назад как один из многих европейских клавишников, связанных с лейблом Sky Music в Германии, компанией, которая приложила один, может быть, два пальца (не больше), чтобы должным образом продвигать свой материал за рубежом. Судя по всему, он так и не ушёл, пополнив свою дискографию многочисленными записями на протяжении 80-х и 90-х годов. В настоящее время он в основном использует сэмплеры для создания пышной симфонической музыки величественной красоты. Фортепиано (сэмплированное) и акустическая гитара, а также оркестровая перкуссия дополняют звуковой спектр 12 средних по длине треков, которые охватывают угрюмую широту эмоций, все из которых напоминают о симфониях и тональных поэмах классических мастеров позднеромантической эпохи, таких как Штраус, Берлиоз, Малер и других. Композиции Бленнера напоминают Вангелиса тем, как они легко взлетают на вершины гор и спускаются в пещеры и долины музыкального выражения. Но там, где Вангелис углубляется на более мрачную территорию с неясными особенностями, взгляд француза остаётся близко к поверхности, не желая отказываться от простоты чётко определённой выдающейся мелодической формы, чтобы нести своё послание. Он достаточно хорошо владеет техникой, чтобы создать эффект оркестра. Закройте глаза, расслабьтесь, и легко представить себе Miroir de Soi как очень захватывающий саундтрек к фантастическому фильму. В этом отношении диск имеет большой успех, и я ставлю ему хорошую оценку, хотя обычно предпочитаю что-то более причудливое».

«Самый последний альбом Сержа Бленнера включает 12 треков электроакустической музыки. Цифровые творения, которые звучат как симфонические партитуры к фильмам или саундтреки к романтическим пикникам в парке. Хотя все инструменты исполняются синтезаторами, сэмплерами или компьютерными программами, общее звучание альбома – это акустические гитары, струнные и фортепиано. Это делает его менее «электронным» в традиционном смысле, а структуры песен представляют собой симфонические звуковые ландшафты. Моей первой встречей с музыкой Бленнера был альбом Equateur более десяти лет назад, который в моей памяти остался как более электронный альбом, чем Miroir de Soi. Интересно наблюдать, как артист возвращается к более традиционному звучанию по мере того, как музыкальные технологии становятся всё сложнее».

Miroir de Soi является преемником Virtualis. Я описал этот альбом как красивый романтический альбом для гораздо более широкой аудитории. И я сказал, что Серж Бленнер нашёл оптимальное сочетание электронных и классических текстур. В Miroir de Soi ещё больше утончённости, и на сегодняшний день это его самый романтичный альбом. На этом альбоме можно найти беспрецедентно красивые мелодии. Иногда этот электронный оркестр достигает огромной глубины. В романтической Janvier Бленнер со вкусом использует звук виртуальной гитары (послушайте также Estival). Мелодия этого трека беспрецедентно приятна – это чистая красота. Это относится и к медленному третьему треку Exlibris. Только из-за первых трёх треков вы должны купить этот альбом, если вам нравится электронная музыка с большим количеством мелодий и красоты. Но я скажу ещё раз: музыка Сержа Бленнера абсолютно не звучит электронно! С Miroir de Soi Серж Бленнер снова выпустил прекрасный альбом, полный тёплой, романтической и классической электронной музыки. Как и на Virtualis, на Miroir de Soi вы найдёте различные атмосферы и электронные текстуры, все они деликатно аранжированы. Если вам нравится романтическая и мелодичная сторона электронной музыки, я могу порекомендовать вам этот альбом. А электронные оркестровки этого уникального композитора просто восхитительны».

«Серж Бленнер превзошёл самого себя в своём новом альбоме. С помощью одних только синтезаторов, сэмплеров и секвенсоров он отправляет в гонку целый оркестр. Пышные, широко раскрывающиеся произведения бурлят мощью и могли бы стать саундтреком ко многим голливудским фильмам. Даже если они довольно похожи по стилю, самодостаточные композиции свидетельствуют о большом таланте и драматургической чувствительности».

«Серж Бленнер занимает уникальное место в мире электронной музыки. Его музыка совершенно несравнима с тем, что делают другие, и это делает её такой интересной. После того, как в начале восьмидесятых он начал экспериментировать с высококачественным оборудованием, таким как компьютер PPG Wave, его музыка постепенно превратилась в особый вид классической музыки. Miroir de Soi – это, пожалуй, его самый классический альбом на сегодняшний день, возможно, и самый романтичный. Красивые оркестровые партии, фортепиано, акустические гитары и много атмосферы занимают важное место на Miroir De Soi. Меня удивляет, что Бленнер (насколько я знаю) до сих пор не является известным композитором киноиндустрии, потому что его музыка отлично подходит для этого. Очень красивы такие треки, как Le Miroir (приятная мелодия), Exlibris (очень романтичный), Projection (отличная запись) Illumination (более мрачный), Estival (отличные образцы струнных инструментов), Les Meandres (могла бы быть музыкой французского фильма семидесятых) и Les Anges (образцы церковных колоколов и прекрасных хоров). Это очень необычно».

«В Miroir de Soi присутствует большое разнообразие стилей, цветов, эмоций, которые Серж Бленнер способен отразить в своих композициях. Музыка мелодична, с космическими штрихами и другими, типичными для классической музыки. В некоторых произведениях преобладает величественный характер. Другие звучат таинственно, зловеще, как, например, Illumination. В большинстве тем присутствует определённая ностальгическая атмосфера. Оркестровки очень хорошо построены, усиливая воздействие музыки. Использование синтезаторов усиливает ночную, чувственную атмосферу, которая присутствует в некоторых композициях, и также является полезным средством для реализации инновационных идей».

«Эльзасец и житель Гамбурга Серж Бленнер продолжает полагаться исключительно на цифровые звуки, но оставляет в стороне все стили техно и пост-техно. Ни следа от щелчков и срезов, ни ломаных ударов – всё напрасно. Вместо этого Бленнер нагромождает симфонические звуковые горы в 12 треках своего 15-го альбома, в которых звучат иерихонские трубы, струнные часто диссонансно мерцают, а литавры громыхают, как в Bayreuth Вагнера (подсказка: трек 5 Illumination). Большей виртуальной драмы быть не может».

Musique de Chambre (2008)

Новый альбом Musique de Chambre отличается ещё большей утончённостью. Его использование звуковой библиотеки Венского оркестра поражает воображение. Как и я, Серж Бленнер, должно быть, перфекционист. На этом альбоме он предлагает нам несколько душераздирающих мелодий. Приходилось ли вам когда-нибудь плакать просто потому, что музыка, которую вы слушаете, так прекрасна? Альбом открывается композицией Balance. Кроме того, что вы узнаете след Сержа Бленнера, у него есть свой собственный уникальный стиль, вы заметите тёплые глубокие звуки струн оркестра и кристально чистый голос вокала без слов. У этой записи отличное качество звука. На этом альбоме музыка Бленнера кажется сбалансированной. Следующие два трека просто замечательны. Les Perles – это идеальное сочетание тёплых оркестровых звуков и романтических мелодий с небольшим французским оттенком. Второй трек La Source – мой любимый трек этого удивительного альбома. Предельно романтичный трек Бленнера с душераздирающими мелодиями. Сочетание тёплых струнных, нежного женского голоса, романтической игры на фортепиано и со вкусом подобранных синтезаторных звуков делает это за меня. Les Perles и La Source поражают меня, как стрела прямо в сердце! Когда я слушал их в первый раз, у меня на глаза навернулись слезы. Музыка может быть такой красивой! Может быть, я чувствительный человек, но сейчас такое случается нечасто, когда я слушаю новую музыку. Поэтому я думаю, что это лучший комплимент, который вы можете получить как композитор современной музыки. Когда слушаешь этот альбом, часто забываешь, что слушаешь электронную музыку. Это потому, что музыка Сержа тёплая, романтичная и полная эмоций. Серж Бленнер по-прежнему является мастером в области электронной оркестровки. Этот альбом посвящён камерной музыке и часто имеет лёгкий и романтический характер. Вы можете улететь на его красивых и романтических мелодиях. Альбом прекрасен по балансу и звучит великолепно. Для меня Musique de Chambre – лучший альбом Сержа Бленнера до сих пор. Серж Бленнер удивил меня этим альбомом. Я думал, что его предшественник Miroir de Soi был идеальным романтическим электронным альбомом. Но Musique de Chambre отличается ещё большей утончённостью. Я никогда не забуду момент, когда я впервые услышал La Source, он проникает прямо в сердце!»

«На своём новом альбоме (17-м с 1980 года) Серж создаёт драматическую, симфоническую электронную музыку, наполненную ритмической энергией, мощными аранжировками и эффектными штрихами. В наше время электронной лапши и минимального творчества этот альбом содержит музыку, переполненную воображением, энергией и блестящими мелодическими тональными красками».

«Серж Бленнер, француз, который уже много лет живёт и работает в Гамбурге (Германия), занимает уникальное место в электронной музыке. Не стоит приходить к нему за секвенсорными паттернами, звуками Mellotrons, космическими звуками, саундскейпами или большими соло. Его записи, особенно недавние, по большей части находятся под влиянием современной классической музыки и этнической музыки. На альбоме Musique de Chambre он углубляется в классику. Когда я прочитал название, у меня мелькнула мысль, что он, возможно, записал альбом с настоящим камерным оркестром. Это не так, но он использует звуковую библиотеку сэмплов Венского оркестра VSL. Я практически не слышу разницы с настоящими акустическими инструментами. Это комплимент для создателей сэмплов и для Бленнера. В произведениях на Musique de Chambre много струнных, арфы, духовых инструментов, фортепиано и женских оперных голосов. Рядом с этим мы слышим обычную французскую атмосферу, иногда в виде аккордеона. И снова это приводит к разнообразию замечательных треков, таких как Les Perles, La Source и Des Visages, которые звучат почти как киномузыка, и таких композиций, как Une Presence, Logica и Novum, которые построены как чистые классические произведения. Вам должна нравиться эта музыка, и вы должны быть открыты для неё. Если это так, то это отличное впечатление от прослушивания. И это не только для любителей электронной музыки, но и для любителей классической музыки».

«Musique de Chambre – это 17-й альбом французско-немецкого музыканта Сержа Бленнера, который уже несколько лет живёт в Гамбурге. 12 треков 24-битной аудиофильской записи полностью написаны на виртуальном камерном оркестре электроники, для которого Серж использовал, например, Венский оркестр VSL, Bela D Media Divas и Multitrack Digital Sequencing в качестве звуковой библиотеки. Музыка деликатно сочетает в себе атмосферу эмоций и мелодичности, в которой используется целый ряд классических инструментов, начиная от арфы и фортепиано и заканчивая струнными, голосами сопрано и различными духовыми инструментами. Особенно трек Symbiose обладает очень приятным, поднимающим настроение, захватывающим эффектом. Конечно, можно возразить, что все эти звуки (Musique de Computer) являются искусственными, но результат в целом расслабляющий и хорошо исполненный. Тем, кто любит сильный классический подход к электронной музыке, стоит обратить внимание на эту запись».

«С альбомом Musique de Chambre Серж Бленнер публикует свою семнадцатую и самую сложную работу. На этом новом альбоме мастер электронной музыки отправляет на сцену полный виртуальный камерный оркестр. Получился звук огромной музыки – полной души! Серж Бленнер создаёт её, чтобы вдохнуть жизнь в электронную музыку. Чувственные и мелодичные треки погружают слушателей в мечты, когда они слушают прекрасное и филигранное фортепиано, дудочки и жемчужные колокольчики Les Perles или волнующие голоса сопрано, арфы и струнных Symbiose. Это совершенно особое звучание классической музыки, созданное необыкновенным композитором».

«Захватывающая работа этого французского исполнителя, его альбом под номером 17, возможно, лучший в его карьере и, возможно, самый классический. Поверьте, всё это сделано компьютером с использованием библиотеки звуков Венского оркестра и библиотеки голосов оперных див. Кроме того, для воссоздания этого замечательного произведения использовали Qbase и процессор Pentium IV. Послушайте изысканные и плавные вокальные голоса, которые заставляют нас дрожать от волнения, создавая абсолютно современное произведение с воздушными романтическими мелодиями. В своих последних работах Бленнер превратился в классического композитора, всё дальше отходящего от своих ранних работ, более синтетических».


Дискография

1980 La Vogue

1981 Magazin Frivole

1982 Fracture Interne

1985 Plaisir Ardent

1986 La Dimension Prochaine

1988 Equateur

1988 Les Architectes Du Temps

1988 Musique Esthetique [compilation]

1991 Babylone

1991 Cosmos

1992 Liberation

1993 Musique Esthetique vol. 2 [compilation]

1993 Symbolique

1995 La Vogue & Magazin Frivole [compilation]

1995 Vision Et Poesie

1997 Amour

1999 Ars Oratoria

2001 Virtualis

2004 Miroir de Soi

2008 Musique de Chambre

2019 Magazin Frivole [remaster]

2019 La Vogue [remaster]


Ссылки

https://www.blenner.com/ – Официальный сайт

Биография

Группа Stone Age была создана в 1992 году во Франции. Это world-pop группа в духе Enigma и Deep Forest. Музыка и тексты часто вдохновлены кельтскими легендами, с закономерным преобладанием бретонского языка. Синтез всех этих влияний придаёт группе оригинальный и неповторимый стиль.

В состав группы вошли Michel Valy (Kervador), Jerome Gueguen (Lach'ilaouet), Marc Hazon (Marc De Poncallec) и Dominique Perrier (Terra Cotta). В этом же году к группе присоединилась Janette Woollacott, после чего состав группы окончательно сформировался.

Первый альбом группы, Stone Age, был выпущен в 1994 году. В 1995 году Stone Age были номинированы на премию Victoires de la Musique за свой первый альбом в категории World Music. Затем последовали ещё три альбома: Les Chronovoyageurs в 1997 году, переизданный в 1998 году под названием Le Chant Venu des Mers, и так же известный под англоязычным названием Time Travellers, Promessa в 2000 году и Totems d'Armorique в 2007 году.

После четырёх успешных альбомов (продано 150 000 копий) и неоспоримого ожидания публики, Stone Age возвращаются на сцену. Кервадор и Понкаллек снова вместе для нового опуса. На этом пути ритмичное звучание тёмного средневековья использует винтажный поп-электро грув в серии полусказочных музыкальных полотен, созданных для живого исполнения. В ходе непредвиденных и удивительных событий мы позволяем себе попасть на этот загадочный путь от д'Аргоата до Арвора, пока не отправимся в свободное плавание к Туманностям. Альбом вышел в 2022 году под названием Bubry Road.


Дискография

1994 Stone Age

1994 Zo Laret [single]

1995 Kalon Mari [single]

1997 Les Chronovoyageurs

1997 Les Chronovoyageurs [single]

1997 Maribrengael [single]

1998 Stone Age Sampler

2000 Orbital Kan [single]

2000 Promessa

2001 Days of Grace [single]

2007 Totems D'Armorique

2022 Bubry Road


Ссылки

https://www.stone-age.fr – Официальный сайт

https://official.shop/stoneage – Страничка исполнителя

Биография

Space Art – французская электронная группа, которая была образована двумя друзьями в Париже в 1977 году. Группа состояла из Доминика Перье на клавишных и Роже «Банни» Риццителли на ударных. Дуэт более широко известен своим участием в концертах Жана-Мишеля Жарра и Дидье Маруани. Они выпустили три альбома в период с 1977 по 1981 год. Музыка Space Art один из наиболее ярких примеров изобретательного и суперпрофессионального использования аналоговых синтезаторов с их столь индивидуальным и сочным звучанием, что, в сочетании с очень яркой, особенной манерой игры Риццителли на ударных, создаёт музыку, находящуюся на пересечении рок-музыки, джаза и электроники.

Первый альбом под названием Space Art, характерен своей целостностью, его композиции перетекают одна в другую почти незаметно, главная мелодическая тема, представленная в первой композиции, затем так или иначе, в различных интерпретациях, возникает почти во всех последующих треках, что превращает альбом в некую историю, рассказанную на языке музыки. Что характерно он был выпущен в том же году, что и альбом Жана-Мишеля Жарра Oxygene.

Второй альбом, Trip to the Center Head, организован иначе – здесь уже каждая композиция рассказывает свою отдельную историю. Лучшим является, пожалуй, трек под номером пять, L'obsession d'Archibald, который сам содержит в себе несколько ярких музыкальных настроений, от драматичного и торжественного до космически-безмятежного. Этот альбом был переиздан на CD с включением двух «бонусных» треков.

Третий, самый неоднозначный и принятый далеко не всеми слушателями, альбом Play Back, представляет из себя экспериментальный сплав электронной музыки, джаза, диско, да ещё и вдобавок со звуковыми фрагментами из популярных в то время телевизионных игровых шоу.

В 1974 году Доминик Перье работал в качестве аранжировщика с Кристофом, у которого Роже Риццителли был барабанщиком. Кристоф принёс в студию синтезатор ARP Odyssey, который использовался в основном в качестве метронома. Затем Кристоф одолжил синтезатор Перье на два года, в течение которых и родилась группа. По словам Перрье, изначально он хотел назвать группу Moon, но после похода на ярмарку, Риццителли предложил альтернативу: один из аттракционов ярмарки был назван в честь Spessart, немецкого горного хребта. Затем это название превратилось в Space Art, что звучало лучше для них обоих. Они выступают в плотных и непрозрачных костюмах дезактивации, которые закрывают их тело и маскируют лицо.

В те же года Доминик Перье также делал аранжировки для Жан-Мишеля Жарра и других композиторов. Сам он в своём интервью так объясняет появление этих трёх альбомов и, собственно, самой группы: «Это была необходимость: вдохнуть жизнь во все те синтезаторы, что окружали нас в студии. Я тогда просто плавал в этой атмосфере музыки и звуков. Первый альбом мы записали за 15 дней, используя синтезатор ARP, электроорганы Eminent и Hammond и студийную перкуссию».

Оба музыканта, и Доминик Перье, и Роже Риццителли, принимали участие в знаменитых концертах Жана Мишеля Жарра в Китае в 1981 году. Перье выступал в роли исполнителя всех основных солирующих партий, для чего он использовал первый в мире портативный синтезатор Moog Liberation, а Риццителли своей игрой на электронной перкуссии внёс в известные композиции Жарра совершенно новые краски. Перье принимал участие и в других грандиозных выступлениях Жарра, в том числе и в Москве в 1997 году. Роже Риццителли побывал здесь ещё во времена Советского Союза, в 1983 году, в составе горячо любимой у нас группы Space.

Доминик Перье также принимал участие и в чисто студийных работах, во время записей нескольких альбомов Жарра. Наиболее яркие примеры: Rendez-Vous (исполнил сольную партию во второй части альбома), Revolutions (партия на арабской виолончели, Перье играет на виолончели с детства), Chronologie (несколько соло). А вот на вопрос о том, какой инструмент является его самым любимым, Перье ответил так: «Боюсь вас разочаровать, но это фортепиано, с его непревзойдённым, лучшим в мире, звучанием».

В 1994 году Доминик Перье решает основать ещё одну группу Stone Age, смесь традиционных инструментов и современных клавишных, похожую на Deep Forest, но с более многочисленным составом. Общий дух группы – празднование гэльской души в цветной и праздничной манере. Среди именитых гостей, помимо волынок, флейт, бомбард и певцов, несколько старых и новых музыкантов из окружения Жарра. Прежде всего, знаменитый хард-рок гитарист Патрик Рондат, французский эквивалент Джо Сатриани в плане ловкости. Затем, Клод Самард, мультиинструменталист, который в 2004 году присоединится к нынешней команде Жарра. Также, со-лидер проекта, бас-гитарист Мишель Вали (также Жарр и д'Алан Стивелл). И, наконец, старина Роже Риццителли в качестве «ударника на всякий случай».

С этого времени Доминик наследует прозвище Терракота, поскольку каждый член группы получает свой тотем. Доминик Перрье играет на всех инструментах, фортепиано, органе Хаммонд, а также поднимается на сцену со своей легендарной скромностью музыканта… среди прочего. После своего первого одноимённого альбома в 1995-м году, Stone Age номинируются на Victoires de la Musique, но терпят поражение от корсиканской группы Polyphonies Band. Stone Age продолжает свой путь, выпустив ещё 3 альбома: Chronovoyageurs, 1998 (Sony music), Promessa 2002 и Terres d'Armoriques в 2006 (CPM Prod).

После смерти Роже Риццителли в 2010 году, его сын Томми присоединился к группе в качестве барабанщика. В 2012 году Перрье и его новая группа выпустили альбом-трибьют, переделав некоторые композиции Space Art. В 2017 году Доминик Перье вновь объединился с Томми Риццителли, для создания нового альбома Entrevues, который вышел в 2020 году.


Дискография

1977 Onyx [single]

1977 Space Art

1978 Nous Savons Tout / Melodie Moderne [single]

1978 Speedway / Odyssey [single]

1979 Onyx / Speedway [single]

1979 Trip to the Center Head

1980 Play Back

1981 Symphonix D'apres La 7eme De Beethoven [single]

1989 Space Art [compilation]

1997 Trip to the Center Head [re-release]

1998 Space Art (Onyx) [re-release]

2009 Space Art (Onyx) [re-release]

2011 Revised [compilation]

2011 Serenad [single]

2012 Space Art Tribute – Pype Line

2016 On Ne Dira Rien – Best of All Times [compilation]

2016 Remix EP

2016 Seven Ages [single]

2020 Entrevues


Dominique Perrier

1974 Lead One [single]

1982 Les Yeux De Clea [single]

1984 Le Fou Du Roi [with Sam Bernett]

1985 Mama – Chanson Extraite De La Bande Originale Du Film Adieu Blaireau) [with Janet] [soundtrack]

2005 Les Gens Honnetes – Vivent En France [soundtrack]

2010 Realtime [with Michel Valy]


Ссылки

https://www.allmusic.com/artist/mn0001163930 – Страничка группы

Биография

Wavestar – английский дуэт инструментальной музыки в стиле нью-эйдж, существовавший в 80-х годах. Группа была образована в 1983 году и состояла из Джона Дайсона и Дэвида Уорд-Ханта, оба из Шеффилда. Дайсон и Уорд-Хант совместно занимались продюсированием и аранжировкой музыки группы. Оба музыканта использовали синтезаторы, клавишные и секвенсоры, а Дайсон также играл на гитаре.

Джон Дайсон родился в Шеффилде, Йоркшир, Англия, в 1948 году. Он всегда интересовался музыкой, так как в возрасте 5 лет или около того, по сообщениям его семьи, он «сочинял» на старом семейном пианино! Примерно в 12 лет он познакомился с музыкой группы The Shadows, которая стала его первой любовью и вдохновила его научиться играть на гитаре, и он стал участником группы The Renegades.

Расспросив окружающих, он узнал об «электрической» стороне вещей и обо всём оборудовании, которое производило звук, который ему нравился; но прошло много лет, прежде чем он смог приобрести необходимые «устройства» (мы были бедны, Джей Ди!). В конце концов он нашёл средства, чтобы приобрести 4-дорожечный магнитофон, и экспериментировал как с записью, так и с написанием собственных мелодий, что должно было сформировать его будущее музыкальное направление.

В середине 80-х годов Джон ответил на объявление в журнале от человека, который интересовался музыкой и технологиями и искал единомышленников в Шеффилде. Это был Дэвид Уорд-Хант. Мелодичный стиль Джона Дайсона дополнял ритмы Дэвида Уорд-Ханта, основанные на секвенции. Когда стало казаться, что пара тратит больше времени на копирование записей для слушателей, чем на написание нового материала, они решили выпустить кассетный релиз своих работ под названием Wavestar. Mind Journey стал значительным успехом в своём жанре; одна копия попала в руки сторонников EM в Великобритании (new age synthesizer music) Дениса и Жанетт Эмсли, которые выпускали журнал Inkeys. Они попросили Джона и Дэйва выступить на UK Electronica (самом престижном в то время британском мероприятии в области EM) в следующем году. Появление Wavestar в 1985 году стало прелюдией к неслыханным доселе сценам обожания публикой. Слухи распространялись как лесной пожар!

Дальнейшие концерты и второй кассетный релиз Zenith (1985) способствовали быстрому росту репутации Wavestar. В течение следующих трёх лет они были хедлайнерами престижного британского фестиваля UK Electronica Festival и получили приглашения выступить во Франции и Испании (хотя испанский концерт так и не состоялся, а жаль!!!). Это был лишь вопрос времени, пока какой-нибудь звукозаписывающий лейбл не обратил внимание на важность дуэта, и в итоге Wavestar подписали контракт с лейблом Audion Recording Company в США, которым управлял некто Larry (Synergy) Fast; это было подразделение уважаемой Jem Records, базирующейся в Нью-Джерси, выпустив альбом Moonwind. Новый альбом получил высокую оценку критиков по всему миру.

Allmusic в своей рецензии на альбом 1987 года Moonwind, выпущенный на ныне несуществующем американском лейбле Audion Recording Company, отметил влияние Tangerine Dream, Kitaro и электронного рока Европы, описав альбом как «отличную электронную музыку» и «довольно важный релиз космической музыки». В своей рецензии на Moonwind 1988 года Stereo Review рекомендовал своим читателям «держать ухо востро».

Однако затем Jem Records разорилась (по причинам, которые до сих пор неизвестны музыкантам) и перешла под административное управление в США, не заплатив Wavestar ни копейки. Это стало тяжёлым бременем для дуэта. Wavestar распались в 1989 году после некоторых «личных трудностей». Джон, полностью разочаровавшись во всём этом бизнесе, серьёзно задумался о своём будущем.

В 90-х годах Джон Дайсон вместе с Энтони Трэшером, Полом Уордом и Марком Трэшером основал Surreal to Real, консорциум электронных музыкантов, созданный с целью производства, продвижения и маркетинга их собственного материала. В интервью Полу Уайту для журнала Sound on Sound в апреле 1994 года Джон сказал: «Мы всегда хорошо работали вместе с момента нашей первой встречи, которая произошла примерно в 1984 году. Энтони Трэшер и Стефан Уитлан учились в университете и в тот год помогали с технической стороной UK Electronica. Пол Уорд был тем, кто дал объявление в музыкальный журнал, и около 20 или 30 из нас, включая Нила Томпсона и Шона Д'Лира, собирались в пабе и разговаривали, или играли электронную музыку. Это был блестящий замысел Пола, и в конце концов число нас сократилось до полудюжины тех, кто был действительно настроен серьёзно, и это составило ядро команды Surreal в её нынешнем виде».

И, в итоге, первый же сольный альбом Джона Evolution (выпущенный в 1989 году) стал бестселлером всех времён и народов! В том же году альбом получил «высокорекомендованную» награду от журнала Which CD? в категории Best New Age Album. В 1991 году Джон выпустил свой второй релиз, под названием Aquarelle, который прочно занял лидирующие позиции на мировой EM-сцене. Один добрый критик сказал об этом альбоме, что это «Джон, рисующий звуком» – очень меткое описание.

После двух выступлений на отличном голландском KLEM-фестивале KLEMdag Джон в ТРЕТИЙ раз попал в хедлайнеры! Появление (в качестве гостя) на мероприятии Schwingungen, транслируемом снаружи в Германии, собрало несколько сотен поклонников, чтобы увидеть своего «героя»! Живые концерты Джона славятся его чувством юмора, энергией и доверием, которые он создаёт со своей аудиторией.

Живой концерт для BBX Radio Derby в Великобритании прошёл с аншлагом, ещё раз подчеркнув популярность Джона, которую он может завоевать. Этот успех стал неожиданностью для организаторов, которые привыкли к аудитории менее 100 человек на большинстве концертов местного радио!

В альбоме 1994 года Different Values Джон исследует территорию, затронутую во времена его работы в Wavestar, а также находит новые интересные пути для своего безграничного музыкального таланта. Выступление на фестивале EMMA 94 в Дерби (Великобритания) дало его поклонникам шанс услышать музыку в Великобритании (хороший шанс!).

В 1996 году Джон выпустил свой последний альбом на Surreal to Real под названием Beyond the Gates. Некоторые утверждают, что это ещё более «личный» альбом, чем предыдущий, а некоторые говорят, что «лучший», хотя самому Джону есть что сказать по этому поводу! На альбоме есть «почти» дань уважения другому Mr.Gates, и некоторые считают, что это ещё раз подводит итог мировоззрению Джона.

В течение 1996 года Джон, мягко говоря, немного разочаровался, если не сказать больше, поскольку большая часть средств, вырученных от продажи альбома, не попадала в его студию, чтобы позволить ему обновить большую часть оборудования, которое, как говорится, уже немного устарело. Мы, конечно, не можем вдаваться в подробности, но было решено, что будет лучше, если он покинет Surreal to Real. Это было сделано довольно дружелюбно, и Джон остался заниматься тем, что, по его мнению, было бы лучше для него.

После долгого перерыва и долгих размышлений он решил, что поскольку в студии остались неизданные и экспериментальные треки Wavestar, он «проверит их на прочность», выпустив их на своём собственном лейбле, используя его, так сказать, в качестве «испытательного полигона» для реакции на музыку и его собственный статус. Этот альбом должен был называться Out of Time, в него вошли треки, которые были записаны примерно с 86-го по 88-й год. Некоторые из них должны были стать основой для продолжения классического альбома Moonwind группы Wavestar.

Но, как мы уже говорили, американский лейбл разорился, и музыка так и не была выпущена. Теперь эти треки можно послушать на альбоме Out of Time на новом лейбле Джона Soddett Hall, который был создан при огромной помощи Рона, Киса, Роберта и всех сотрудников Groove Unlimited в Нидерландах. Джон работал с Шоном Майклом Д'Лиром и группой D'Lear в студии и над треками для себя. Шон сделал фотографии и графику на новом альбоме Wavestar.

В апреле 1998 года Джон Дайсон был награждён международной премией Schwingungen (организация Хр. Винфрида Тренклера) в Германии специальным призом за значительный вклад в области электронной музыки. Кроме того, песня Crystal Ashes с диска Out of Time была признана лучшей песней 1997 года, а сам альбом был признан № 7 в категории Best CD.

В мае 1998 года ТРЕТЬЕ вышло переиздание знаменитого альбома Moonwind, опять же в сотрудничестве между Soddett Hall и Groove Unlimited. Из-за большого спроса (а Джон был признан артистом, которого хотели видеть большинство людей в 1997 году), он был приглашён вместе со своими друзьями выступить на фестивале KLEMDAG 1998, и даже сэр Пол Маккартни заглянул к ним.

19 июля 1999 года ушёл из жизни Дэвид Уорд-Хант. Пусть он покоится с миром (я уверен, что он всё ещё где-то слушает).

В апреле 2001 года лейблом Groove Unlimited была выпущена ремастированная версия Zenith, и этот великолепно звучащий альбом содержит бонус-трек.

В 2002 году Джон переехал в новый дом в Дербишире (Великобритания), недалеко от своего старого дома в Шеффилде (всего 17 миль). Это был дом, который его дорогой друг Джо оставил ему после своей смерти в 2001 году (через 4 дня после 11 сентября… ужасное время…). Джо можно услышать на альбоме Different Values, где он читает стихотворение Дональда Ф. Сэйнсбери, написанное для Джона в знак признательности за его доброту, и чтобы ещё раз подытожить его мировоззрение.

В 2003 году Джон и Groove снова переиздали Moonwind! На этот раз с новой иллюстрацией, так как завод по производству прессов потерял её (снова)! Также был переиздан его замечательный дебютный сольный альбом Evolution 1989 года. Первоначально он был выпущен на диске Surreal to Real, а затем переиздан с новым оформлением в 1992 году. Новая версия альбома содержит ещё одну версию обложки, так как две предыдущие были утеряны (опять!) Музыка была заново переработана, и альбом содержит бонус-трек Dying Eagle с концерта в Нидерландах.

В конце 2003 года Джону стало, мягко говоря, тяжеловато жить на своей работе, и вместе со своим другом Джеком, который тоже был болен, они решили, что пришло время «двигаться дальше», и в начале 2004 года переехали домой в Шотландию (Тарберт, Аргайл). Для них обоих был необходим полный отдых от музыкальной сцены; не было смысла «падать замертво» от переутомления!!! В 2006 году ремастированная версия первого альбома Wavestar под названием Mind Journey была выпущена компанией Groove и содержит бонус-трек с живого концерта Wavestar во Франции в 1988 году.

В 2008 году с Джоном связался некий Энди Гарибальди, который в прошлом играл важную роль (без каламбура, Джей Ди!) в проведении фестивалей электроники в Великобритании. Он упомянул, что в этом году исполняется 25 лет со дня проведения самого первого UKE в 1983 году, и он подумал, что, хотя фестиваль фактически не проводился уже несколько лет (это ещё одна длинная история!), он не хотел, чтобы эта дата прошла без каких-либо событий. Поэтому он снова решился и организовал мероприятие здесь, в Шотландии (где он сейчас живёт), в Данди, в октябре. Всем было очень жаль его, так как выяснилось, что за 6 дней до концерта люди из Health and Safety забраковали место проведения!

Это означало, что бедный старина Энди должен был найти замену месту проведения фестиваля на целый день за 6 дней!!! Невозможно, конечно, но он победил и сумел найти площадку на дневное время. Джон говорит, что было здорово снова играть с обычной «шеффилдской мафией» (его друзья, Шон, Марк, Дамиан и Стефан Уитлан (из Eire!); и увидеть «старые лица», такие как Жанетт (бывшая) Эмсли и её дочь Мелани, и людей, которых он помнит по всем концертам в прошлом! Молодец Энди Джи за спасение почти невозможной ситуации.

Это привело к тому, что дочь Жанетт попросила Джей Ди оказать ей «услугу»; не мог бы он написать что-нибудь для её мамы, поскольку она понятия не имеет, что подарить ей на Рождество, а она (Жанетт) считает Джей Ди прекрасным парнем и так далее и тому подобное (Ха, удивительно, что они скажут). Джон, конечно, всё ещё писал музыку в период своего «отдыха» (и записывал группу D'Lear, теперь KiK… и готовил чай!), поэтому он специально для Жанетт записал особую версию песни, которая должна была стать заглавной на его последнем альбоме Darklight. Конечно, она была в восторге и восхищении от этого!!!

После несколько «напряжённого» концерта в Данди, отличные ребята из Groove связались с Джоном, чтобы предложить ему выступить в качестве хедлайнера на фестивале E-Day в апреле 2009 года в Ойршоте (Нидерланды). Джон ещё раз связался со своими друзьями, чтобы узнать, свободны ли они, и получил согласие. Очевидно, что теперь должен был быть новый альбом, поэтому началась работа над «фрагментами», хранящимися в цифровых недрах компьютера!

Концерт прошёл с огромным успехом благодаря усилиям всех сотрудников Groove Unlimited и театра De Enck в Ойршоте, а альбом Darklight был принят очень хорошо, один поклонник сказал, что «это его лучший альбом за всю историю» (возможно, Джон прокомментирует это на каком-то этапе!!). Группе аплодировали стоя и два раза они выступали на бис! Альбом вышел на собственном лейбле Джона Soddett Hall как первый «независимый» релиз. На сегодняшний день Джон работает над публикациями в интернете и, конечно, всё ещё пытается обновить студию, где будет продолжать работать над новой музыкой.


Дискография

1984 Mind Journey

1985 Zenith

1987 Moonwind

1997 Out of Time

2009 Live UKE 1985

2020 Moonwind – Definitive Edition


John Dyson

1989 Evolution

1991 Aquarelle

1992 3 For Breda [with Paul Ward & Antony Thrasher]

1994 Different Values

1995 Beyond the Gates

1998 Silverbird

2009 Bird On Test [single]

2009 Darklight


Wavestar II [with Paul Ward & Stephan Whitlan]

2018 Nightwinds

2021 Two


Ссылки

https://www.johndysonmusic.com/ – Официальный сайт

Биография

Yukihiro Takahashi (родился 6 июня 1952 года) – японский музыкант, певец, музыкальный продюсер и актёр, который наиболее известен на международном уровне как барабанщик и вокалист Yellow Magic Orchestra и как бывший барабанщик Sadistic Mika Band. В настоящее время он является членом группы METAFIVE.

Юкихиро Такахаси впервые получил известность как барабанщик Sadistic Mika Band в начале 70-х годов и стал известен западной аудитории после того, как эта группа (возглавляемая Kazuhiko Kato, ранее входившим в состав The Folk Crusaders) гастролировала и записывалась в Соединённом Королевстве. После того, как группа Sadistic Mika Band распалась, некоторые её участники (включая Такахаси) создали другую группу под названием The Sadistics, которая выпустила несколько альбомов. Такахаси записал свой первый сольный альбом Saravah! в 1977 году. В 1978 году Такахаси присоединился к Ryuichi Sakamoto и Haruomi Hosono, чтобы организовать Yellow Magic Orchestra.

После того, как Yellow Magic Orchestra был расформирован в середине 80-х, Такахаси стал выступать сольно и выпустил большое количество альбомов, в первую очередь предназначенных для японского рынка. Такахаси активно сотрудничал с такими музыкантами, как Bill Nelson, Iva Davies из Icehouse, Keiichi Suzuki из The Moonriders (часто как дуэт, прозванный The Beatniks, хотя Судзуки по сути действовал как участник группы поддержки Такахаси) и, в частности, Steve Jansen. Такахаси выпустил сингл Stay Close и EP Pulse в дуэте с Янсеном.

Такахаси помог написать саундтрек к аниме-сериалу Nadia – Secret of the Blue Water в 1989 году, в том числе песню Families. Такахаси участвовал во временных воссоединениях как Sadistic Mika Band (без ведущего вокалиста Мики, которого заменила Kaela Kimura), так и Yellow Magic Orchestra (YMO). Оба этих воссоединения включали в себя туры по Японии и выпуск альбома с новым материалом.

В начале 2000-х годов Такахаси стал участником дуэта Sketch Show Харуоми Хосоно. Sketch Show выпустила два альбома, один из которых, Loophole, был выпущен в Великобритании. И Такахаси, и Хосоно недавно воссоединились с Сакамото как HASYMO – сочетание Human Audio Sponge и Yellow Magic Orchestra. В результате этого сотрудничества в 2007 году был выпущен новый сингл Rescue. Такахаси по-прежнему активно участвует в музыке и её продюсировании, выпустив сольный альбом Life Anew 17 июля 2013 года, а также юбилейный и концертный альбомы. Его последняя работа – Saravah, Saravah! (2018), ремастированная перезагрузка его сольного дебютного альбома, в котором, наряду с перезаписанным вокалом, представлены выступления Сакамото, Хосоно и других музыкантов.

Такахаси страдал от временных головных болей с начала лета 2020 года. Хотя Такахаси сначала подумал, что это временная мигрень, в конце концов он подверг себя МРТ-сканированию. Было обнаружено, что головная боль стала результатом опухоли головного мозга. 13 августа 2020 года Такахаси перенёс операцию по удалению опухоли. Он объявил, что не было никаких последствий и что он посвятит себя лечению. 20 октября 2020 года Такахаси объявил в своих социальных сетях, что он завершил курс лечения после операции.


Дискография

1978 C'est si bon/La Rosa [single]

1978 Saravah!

1980 Blue Colour Worker [with Sandii] [single]

1980 Murdered by the Music/Bijin Kiyoshi at the Swimming School [single]

1980 Murdered by the Music

1981 Drip Dry Eyes/Charge [single]

1981 Drip Dry Eyes/New Red Roses [single]

1982 Are You Receiving Me?/And I Love You [single]

1982 Disposable Love/Flashback [single]

1982 Neuromantic

1982 School of Thought/Stop in the Name of Love [single]

1982 What, Me Worry?

1983 Maebure/Another Door [single]

1983 Tomorrow's Just Another Day

1984 A Y.M.O. FILM PROPAGANDA [soundtrack]

1984 Stranger Things Have Happened/Kill The Thermostat [single]

1984 Tenkoku Ni Ichiban Chikai Shima [soundtrack]

1984 Time & Place [live]

1984 Wild & Moody

1985 Poisson D'Avril/Kimi Ni Surprise! [single]

1985 Poisson d'Avril

1985 Stranger Things Have Happened/Bounds of Reason/Metaphysical Jerks [with Mick Karn & Bill Nelson] [single]

1985 The Brand New Day – Best of

1985 Once a Fool

1986 Only When i Laugh

1986 Shigatsu No Sakana [soundtrack]

1986 Stay Close EP [with Steve Jansen]

1986 Weekend/? [single]

1987 Ginga No Sannin [games soundtrack]

1987 La Pensee [with Yohji Yamamoto]

1988 Ego

1988 Look of Love/? [single]

1988 The Discarnates [soundtrack]

1989 Fait Accompli [with Steve Jansen] [single]

1990 1 Percent No Kankei [single]

1990 Broadcast from Heaven

1991 A Day in the Next Life

1991 Sangokushi – Eiketsu Tenka Ni Nozomu [games soundtrack]

1991 Stronger Than Iron [single]

1991 The Adventures of Gaku

1991 Xmas Day in the Next Life EP

1992 Umi Sora Sango No Iitsutae

1992 Life Time Happy Time

1992 Heart of Hurt – Unplugged Best of

1993 Ahiru No Uta Ga Kikoete Kuru Yo

1993 Genki Nara Ureshiine [single]

1993 Neugier – Umi To Kaze No Kodo [games soundtrack]

1994 Mr YT 

1994 Seppai No Hohemi [single]

1995 I'm Not in Love – Best of

1995 Fate of Gold

1995 Watermelon [with Tokyo Ska Paradise Orchestra] [single]

1996 Portrait with no Name

1997 A Sigh of Ghost

1997 FantaStep [games soundtrack]

1997 Pulse – Pulse [with Steve Jansen]

1998 A Ray of Hope

1998 Yukihiro Takahashi Collection – Singles & More 1988-1996

1998 Run After You [live]

1998 T Kara Hajimaru Monogatar [games soundtrack]

1999 The Dearest Fool

2000 Fool On Earth [remixes]

2006 Blue Moon Blue

2006 Otoko Wa Sore Gaman Dekinai [soundtrack]

2009 20th Century Boys – Chapter 3 – Our Flag [soundtrack]

2009 Page by Page

2010 Norwegian Wood [soundtrack]

2013 Life Anew

2018 Saravah, Saravah!

2020 Labyrinth of Cinema [soundtrack]


Ссылки

https://www.universal-music.co.jp/takahashi-yukihiro/ – Страница исполнителя

Биография

Харуоми Хосоно (Haruomi Hosono) родился 9 июля 1947 года в Токио, также известный как Гарри Хосоно (Harry Hosono) – японский музыкант, певец, автор песен и продюсер. Начал карьеру с основания коллектива Apryl Fool и позже обрёл национальное и международное признание как лидер групп Happy End и Yellow Magic Orchestra. Также Хосоно выпустил множество сольных альбомов, охватывающих разнообразные стили, включая саундтреки к фильмам и некоторые поджанры электронной музыки. Кроме того, он продюсировал других исполнителей, среди которых Михару Коси (Miharu Koshi), Sheena & The Roketts, Sandii & The Sunsetz, Тисато Моритака (Chisato Moritaka) и Сэйко Мацуда (Seiko Matsuda).

Хосоно считается одним из самых влиятельных музыкантов в истории японской поп-музыки, с его именем связывается многолетнее формирование звучания поп-музыки Японии. Он вдохновил такие жанры, как сити-поп и сибуя-кэй, и, являясь членом Yellow Magic Orchestra, способствовал развитию различных жанров электронной музыки. В 2003 году компания HMV Japan поставила Хосоно на 44-е место в списке 100 лучших японских поп-исполнителей всех времён.

Харуоми Хосоно является внуком Масабуми Хосоно – выжившего, единственного японского пассажира «Титаника». Впервые он привлёк к себе внимание публики, играя на бас-гитаре вместе с барабанщиком Такаси Мацумото (Takashi Matsumoto) в психоделик-рок-группе Apryl Fool, которая выпустила в 1969 году единственный альбом под названием The Apryl Fool. Затем они вместе с Эйити Отаки (Eiichi Ohtaki) и Сигэру Судзуки (Shigeru Suzuki) основали фолк-рок-группу Happy End. После её распада, в середине 1970-х годов, Хосоно работал с Судзуки и некоторыми другими музыкантами в рамках коллектива Tin Pan Alley, чтобы исполнять музыку, навеянной экзотикой.

Электронной музыкой Хосоно начал заниматься ещё в начале 1970-х, когда играл на электрической бас-гитаре для поп-рок-альбома Ёсуи Иноуэ (Inoue Yousui) Ice World (1973) и прог-рок-альбома Осаму Китадзимы (Osamu Kitajima) Benzaiten (1974). Для создания обеих пластинок использовались синтезаторы, электрогитары, а вдобавок для второй - электронные барабаны и драм-машины.

В 1977 году Хосоно привлёк Рюити Сакамото (Ryuichi Sakamoto) и Юкихиро Такахаси (Yukihiro Takahashi) для работы над альбомом, выдержанным в экзотическом стиле, – Paraiso, и таким образом образовал коллектив Harry Hosono & The Yellow Magic Band. Пластинка, для записи которой использовались полифонический синтезатор Yamaha CS-80 и синтезатор ARP Odyssey, была издана в начале 1978 года. В том же году музыканты снова объединились для записи альбома Pacific. Также Хосоно участвовал в записи композиции Сакамото 1000 Knives, которая вошла в его альбом Thousand Knives, который представляет собой смешение электронной музыки и японской традиционной.

Хосоно стал одним из первых музыкальных продюсеров, признавших спрос на музыку для видеоигр. Так, дебютный одноимённый альбом Yellow Magic Orchestra содержит значительное количество игровых звуков, а после распада группы Хосоно выпустил альбом Video Game Music, включающий звуки и музыку к аркадным играм компании Namco. Запись является примером раннего чиптюна и стала первым альбомом музыки для видеоигр. В 1984 году Хосоно написал музыкальную тему к анимационному фильму Хаяо Миядзаки (Hayao Miyazaki) Nausicaa of the Valley of the Wind, которую исполнила Наруми Ясуда (Narumi Yasuda). В конце 80-х и начале 90-х годов влияние мировой музыки на его музыку углубилось, и он работал с международными певцами и музыкантами, такими как Amina Annabi.

В качестве участника группы он продюсировал ряд краткосрочных групповых проектов. Его первой группой после YMO была Friends of Earth. Как и в большинстве своих проектов, он сочетает музыкальные стили, которые ему интересны. F.O.E. представлял собой сочетание фанка и техно, и включал сотрудничество с Джеймсом Брауном (James Brown) и Масео Паркером (Maceo Parker) для ремейка песни Sex Machine. Другим заметным проектом группы был альбом 1995 года Love, Peace & Trance. В состав группы входили Mimori Yusa (Love), Miyako Koda (Peace), Haruomi Hosono (&) и Mishio Ogava (Trance).

В 90-х годах он основал лейбл Daisyworld для выпуска широкого спектра экспериментальных исполнителей из Японии и других стран мира. Хосоно участвовал в создании многих релизов, таких как World Standard, путешествие в Америку; HAT, супергруппа (аббревиатура расшифровывается как Hosono, Atom Heart, Tetsu Inoue), и Quiet Logic Миксмастера Морриса (Mixmaster Morris) и Джона Шарпа (Jonah Sharp). The Orb также отдали дань уважения серией ремиксов, включая нашумевшую Hope You Choke on Your Whalemeat.

В 2002 году Харуоми создал дуэт Sketch Show со своим коллегой по группе YMO Юкихиро Такахаси. Они выпустили два альбома, один из которых, Loophole, был выпущен в Великобритании. Когда третий бывший участник YMO, Рюити Сакамото, согласился участвовать, было решено обозначить это сотрудничество как Human Audio Sponge. Весной 2007 года его коллеги по YMO и другие артисты отдали дань уважения Харуоми, выпустив двухдисковый альбом под названием Tribute to Haruomi. В том же году был выпущен анимационный фильм Appleseed Ex Machina с саундтреком, который исполнил и продюсировал Хосоно. В сентябре 2010 года он выступил на фестивале De La Fantasia и исполнил песни из своего будущего альбома. В феврале 2011 года было объявлено, что его новый альбом под названием HoSoNoVa выйдет 20 апреля. Он также выступил со специальным концертом в честь его выхода.

В мае 2018 года компания Light in the Attic Records объявила о переиздании на CD и виниле пяти альбомов Хосоно – Hosono House, Cochin Moon, Paraiso, Philharmony и Omni Sight Seeing – для выпуска в августе и сентябре 2018 года. Первые четыре альбома ранее никогда не выходили за пределами Японии. Одновременно с этим было объявлено, что Хосоно даст свои первые концерты в Великобритании в качестве сольного исполнителя в июне; выступления были запланированы в рамках фестиваля Сакамото MODE, проходящего по всей Англии в июне и июле. На концерте 23 июня в Барбикан-центре в Лондоне выступили его коллеги по группе YMO, с которыми он исполнил композицию Solid State Survivor «Absolute Ego Dance».

В 2019 году исполнилось 50 лет музыкальной деятельности Хосоно. 6 марта он выпустил Hochono House, в основном электронный ремейк своего сольного дебюта Hosono House с изменённым трек-листом. Весной этого года он впервые выступил с сольными концертами в США. Этот тур включал два распроданных концерта в Gramercy Theatre в Нью-Йорке и концерт в Mayan Theatre в Лос-Анджелесе. На втором нью-йоркском концерте выступила нынешняя жительница Нью-Йорка Akiko Yano, которая сотрудничала с Хосоно в Tin Pan Alley, в качестве концертной поддержки YMO и как сольный исполнитель; она исполнила песню Хосоно Ai Ai Gasa, которую она включила в свой альбом 1977 года Iroha Ni Konpeitou. В Лос-Анджелесе канадский инди-рок музыкант Mac DeMarco, чьё вокальное восхищение Хосоно распространилось на часть его собственных фанбаз, появился на шоу, чтобы исполнить песню Honey Moon дуэтом с Хосоно; группа Light in the Attic недавно выпустила кавер-версию этой песни на 7-дюймовом сингле, подкрепив её оригинальной версией.

Осенью 2019 года в Tokyo Sky View в башне Roppongi Hills Mori Tower была открыта выставка, посвящённая карьере Хосоно – Hosono Sightseeing; наряду с другими памятными вещами здесь были представлены многие инструменты, связанные с Хосоно, такие как Roland TR-808, E-mu Emulator и Prophet-5. Также был выпущен документальный фильм No Smoking, включающий кадры с концертов в США и Великобритании; в нём приняли участие Сакамото, Такахаси, Демарко, давний друг Van Dyke Parks и протеже Gen Hoshino.


Дискография

1973 Hosono House

1974 Yoimachigusa [soundtrack]

1975 Tropical Dandy

1976 Bon Voyage co.

1978 Cochin Moon

1978 Pacific [with Shigeru Suzuki & Tatsuro Yamashita]

1978 Paraiso [with The Yellow Magic Band]

1979 The Aegean Sea [with Masataka Matsutoya & Takahiko Ishikawa]

1982 Natsu No Himitsu [soundtrack]

1982 Philharmony

1983 Izakaya Choji [soundtrack]

1983 Vol. 1 – Island Music [with Shigeru Suzuki, Tatsuro Yamashita, Masataka Matsutoya, Takahiko Ishikawa & Ryuichi Sakamoto]

1983 Vol. 2 – Off Shore [with Shigeru Suzuki, Tatsuro Yamashita, Masataka Matsutoya, Ryuichi Sakamoto, Masaki Matsubara & Kazumasa Akiyama]

1984 A Y.M.O. Film Propaganda [soundtrack]

1984 Hana Ni Mizu

1984 Making of Non-Standard Music – Making of Monad Music

1984 Nausicaa of the Valley of the Wind [soundtrack]

1984 S·F·X [with Friends of Earth]

1984 Video Game Music [soundtrack]

1985 Coincidental Music [soundtrack]

1985 Endless Talking

1985 Ginga Tetsudo No Yoru [soundtrack]

1985 Mercuric Dance

1985 Nokto De La Galaksia Fervojo [soundtrack]

1985 Paradise View [soundtrack]

1985 Shigatsu No Sakana [soundtrack]

1986 A Promise [soundtrack]

1986 Jazu Daimyo [soundtrack]

1987 Binetsu Shonen [soundtrack]

1987 Marginal [with Moro Fukuzawa] [soundtrack]

1987 Murasaki Shikibu the Tale of Genji

1987 The Tale of Genji [soundtrack]

1989 Omni Sight Seeing

1990 Hoshi O Tsugumono [soundtrack]

1993 Medicine Compilation from the Quiet Lodge

1993 Mental Sports Mixes

1993 Sazan Uinzu [soundtrack]

1994 Melon Brains

1995 Goku

1995 Good Sport

1995 Love, Peace & Trance

1995 Naga (Music for Monsoon)

1995 N.D.E. (Near Death Experience)

1996 Interpieces Organization [with Bill Laswell]

1996 Swing Slow [with Miharu Koshi]

1996 Why Dogs Don’t Talk Anymore [soundtrack]

1999 Road to Louisiana

1999 The Old Music Master [with Vagabond C.P.A.]

2000 Hosono Box 1969-2000

2000 Lattice

2000 On the Way [soundtrack]

2000 Tin Pan [with Shigeru Suzuki & Tatsuo Hayashi]

2005 La Maison de Himiko [soundtrack]

2005 Moonlight Recital 1976 – Archives Series vol. 01 2CD [with Moonriders & Akiko Yano]

2005 Mezon Do Himiko [soundtrack]

2007 Ex Machina – Original Soundtrack [soundtrack]

2007 Flying Saucer 1947 [with The World Shyness]

2007 Harry Hosono Crown Years 1974-1977

2008 Goo Goo is a Cat – Original Soundtrack [with Takuji Aoyagi & Miharu Koshi]

2011 HoSoNoVa

2013 Heavenly Music

2013 Radio [with Ryuichi Sakamoto, Keigo Oyamada, Ichiko Aoba & Hironori Yuzawa]

2017 Vu Ja De

2018 Isle of Dogs [soundtrack]

2018 Manbiki Kazoku (Shoplifters) [soundtrack]

2018 The Shoplifters Original Soundtrack [soundtrack]

2019 Hochono House

2019 No Smoking [soundtrack]

2021 Hosono Haruomi Live in US 2019


Ссылки

http://hosonoharuomi.jp/ – Официальный сайт

Биография

Workbench – это музыкант из Канады Sebastien Marchal.

Музыкальный проект Workbench Music появился на свет в 1998 году после увлечения европейской демосценой середины девяностых (старые добрые времена, с группами Calodox и Level-D).

1998 год был очень давно, и музыка за эти годы довольно сильно изменилась. На первые два релиза сильно повлиял мой опыт работы с трекерами, и они были полностью созданы с помощью Fast Tracker 2. Всё последующее – это смесь MIDI и программных инструментов. В настоящее время я одержим невероятным звучанием Virus (https://www.virus.info/).

Музыка была написана, спродюсирована и аранжирована в городе Льеж, Бельгия (где я родился) и в регионе Ниагара в Онтарио, Канада (где я живу).

Workbench – это название операционной системы для Amiga, компьютера, который познакомил меня (и многих других) с доступной электронной музыкальной композицией. Это название просто прижилось как дань уважения к машине, которая сделала всё это возможным.


Дискография

1998 Satellite

1999 Dream of Silence

2001 Antistatic

2004 Detour

2006 Detour EP

2006 Zoo

2008 Infinite Lives EP

2008 Infinite Lives


Sebastien Marchal

2000 B-Sides Volume I

2008 B-Sides Volume II

2009 A Heart of Blood [soundtrack]

2011 Synesthesia

2015 Goldfish


Ссылки

https://workbench-music.com/ – Официальный сайт

Биография

Композитор и аранжировщик Gregory T. Kyryluk (настоящее имя Gregory Theodore Kyryluk) пишет музыку с тех пор, как приобрёл свой первый профессиональный клавишный инструмент, синтезатор Moog, в начале 80-ых. Изначально является музыкантом-самоучкой.

Alpha Wave Movement – наиболее известный проект Грегори Кирилюка, основана в 1992 году в Майами, штат Флорида. Музыкальный стиль Alpha Wave Movement можно рассматривать как амбиент с эстетикой Брайана Ино и Стива Роуча, нью-эйдж, немного космического рока и традиционного немецкого стиля электронной музыки 70-х годов, известного как Берлинская школа. В таких релизах, как A Distant Signal и Terra, больше космических элементов амбиента, чем в других релизах Alpha Wave Movement. В Beyond Silence больше элементов космического рока и более ритмичная музыкальная композиция. В 2007 году Alpha Wave Movement выпустили альбом The Mystic & The Machine, представляющий собой музыкальное исследование романтического прогрессивного рока эпохи 70-х годов, исполненного на синтезаторах с добавлением электрогитары британского музыканта Стива Хиллмана. Влияние Genesis, Ozric Tentacles (эпоха 80-х) и Camel вполне очевидно и намеренно и показывает ещё одну сторону творчества Alpha Wave Movement. Музыка Alpha Wave Movement частично электронная, в ней используются цифровые синтезаторы и MIDI для создания своих звуковых исследований. Помимо прочих музыкальных влияний, природа и природные ландшафты являются постоянным источником вдохновения для композиций. Alpha Wave Movement выступали на Ambient Ping Canada и в Gathering Room USA. Alpha Wave Movement выпустила музыку на голландском лейбле Groove Unlimited, Silent Records (США), Waveform Records (США), Spiralight (США), Anodize (США) и на частном лейбле Harmonic Resonance Recordings.

Среди других проектов Грегори – Thought Guild, Open Canvas, Subtle Shift, Biome, а также сольный проект. В 2011 году Alpha Wave Movement выпустил релиз под названием Soniq Variants. Концептуально релиз основан на использовании синтезаторов Ensoniq для создания композиций. Ensoniq – это американский производитель, который был инициатором создания ранних доступных синтезаторных рабочих станций, первой из которых была ESQ-1 в 1986 году. Музыка на этом релизе была написана в основном на ESQ-1, VFX-SD, SQ-R и DP4, все они были изготовлены Ensoniq. Для придания тембральной текстуры дополнительно использовался синтезатор Novation. В 2012 году появился новый проект электронной музыки Грегори Кирилюка под псевдонимом Subtle Shift (ранние релизы выходили под псевдонимом Within Reason). Этот новый проект с головой погружается в атмосферу амбиент-даба. В нём более возвышенная перкуссионная основа, звуковые саундскейпы. Очень сильно влияние Детройта и европейских творческих пионеров, таких как Rod Modell и Yagya, GAS, а также эстетика электро 70-х годов. На сегодняшний день вышло пять полноформатных релиза Subtle Shift. В 2014 году электронно-мировой фьюжн-проект Open Canvas (по сути, сам Грегори Кирилюк) включил трек с релиза Waveform Records «Indumani» в популярный во всём мире готический сериал ужасов True Blood. Композиция Open Canvas «Ojopati» прозвучала в финальном эпизоде 3-го сезона.

Biome - это амбиент-проект электронного музыканта Грегори Кирилюка. Biome исследует электронную музыку под влиянием органической природы с акцентом на тонкие ритмы и созерцательные нюансы. Biome – это приток амбиентной музыки, почерпнутой из биоразнообразия мирового океана и далёких древних земель, наполненный вечной эзотерикой. Biome – это звуковые гобелены, вырезанные из звука и схем, проникающие в эмоциональные глубины, далёкие от холодных бастионов наших бетонных и стальных анклавов. Приглушённые синтетические текстуры, инкапсулированные в окружающей среде, притягивающие друг друга в тонких ритмических колебаниях.

Open Canvas – сольный проект Грегори, по стилю – амбиент с элементами восточной музыки. Влияния черпаются из глубин ямайского даба, африканских и арабских струнных и ударных инструментов, а также Индии и Бали. Ритмическое путешествие в царстве сэмплеров и синтезаторов. Мелодичные, подвижные и поднимающие дух тональные путешествия. Слова из одной из рецензий в интернете: «Восточные ритмы, инструменты и текстуры переплетаются здесь с электронной музыкой trance, образуя современные картины пустынь и минаретов Ближнего Востока. Общее настроение альбома заключено в картине арабской ночи и глубокомысленном созерцании египетских пирамид на фоне Луны».

Subtle Shift (юридическое название изменено в 2017 году) ранее был проектом, известным как Within Reason, сайд-проектом композитора Грегори Кирилюка. В 2013 году Transient Broadcasts. продолжение дебютного релиза 2012 года Subtle Shift. был выпущен на Anodize, суб-лейбле Periphery (NJ, USA).

Within Reason – это смесь смещающихся электронных текстур, сплетённых вместе и подчёркнутых минимальными ритмами техно-даба и природными диковинками. Заимствовано из глубин кладовой стиля минимальной амбиент-электроники эпохи 90-х/00-х годов и запущено в движение в цифровой среде.

Thought Guild – совместный проект Грегори Кирилюка и Кристофера Кэмерона. Thought Guild возникла, когда Кристофер и Грегори начали обсуждать свой интерес к электронной музыке 70-х и 80-х годов и музыке нью-эйдж (Kitaro, Ashra, Popol Vuh, Tangerine Dream, Vangelis, Jean Michel Jarre). По стилю их музыка близка к Alpha Wave Movement, но Кристофер использует в том числе и аналоговые синтезаторы. Среди используемых инструментов такая классика, как Ensoniq ESQ-1, Korg MS20, Korg Wavestation, Maestro Rhythm King, Moog Prodigy, Oberheim Matrix 6, Roland TR 606, Yamaha CS-50. Дуэт в том числе даёт концерты, на которых благодаря такому оборудованию успешно воссоздаёт атмосферу ранней синтезаторной музыки.


Дискография

1989 Untitled

2005 Ephemeral Highways


Alpha Wave Movement

1993 Alpha Wave Movement

1994 Label Demo

1996 Transcendence

1997 The Edge of Infinity

1998 Concept of Motion

2000 A Distant Signal

2000 Drifted Into Deeper Lands

2001 Bislama [with Jim Cole]

2003 Cosmology

2005 Beyond Silence

2007 The Mystic & The Machine

2007 The Regions Between

2008 Cosmic Mandala

2008 Terra

2011 Myriad Stars

2011 Soniq Variants

2012 Eolian Reflections

2012 Exiled Particles Volume 1 – Archive 1997-2005 [compilation]

2013 Architexture of Silence

2013 Yasumu

2014 Archaic Frontiers

2014 Celestial Chronicles

2014 Horizons

2015 Earthen

2015 Harmonic Currents

2015 System A

2016 Kinetic

2017 Cerulean Skies

2017 Echoes in the Vacuum

2018 Somnus

2018 Tranquility Space

2019 Polyphasic Music

2021 Infinite Realms


Biome

2018 The Shores of Temenos

2021 Essence


Open Canvas

1997 Nomadic Impressions

2000 Indumani

2008 Travel by Sound

2014 Relics of the Sun – Dune Tunes 1997-1999


Subtle Shift

2014 Farshadow

2017 Transient Broadcasts

2017 Substrate Collected Elements

2017 Subtle Shift

2022 Somber Frequencies


Within Reason

2012 Subtle Shift

2013 Transient Broadcasts

2013 Substrate – Collected Elements

2014 Farshadow


Thought Guild

2002 [Context]

2005 [Continuum]

2012 Third Voyage

2013 Electric Curio

2015 Summers End [single]

2018 Archiphonic


Ссылки

https://hrresonance.bandcamp.com/ – Официальный сайт

https://biomemusic.bandcamp.com/ – Сайт Biome

Please publish modules in offcanvas position.